SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 91
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PISTEYOPara formar opinion
En Portada: Acento en rosa (por Kandinsky)
Libros: ORWELL, George
Arte V: Art Abstracto
Pisteyando: Apofenia
Salud: Ebola
Personaje: Jonas Mekas
Música: Jazz Parte 2
Cine: Cine Experimental
Sugerencias
Literarias
Citas
Personaje...
Salud
Artes Visuales
Música
Cartón Pistis
Cine / Tv
Política
RP es una revista literaria, editada y amparada por Ediciones Tecnológicas(ET). Su objetivo es ha-
cer de cada número un objeto de interés cultural, y resulte una experiencia cultivable. La cual esta
apuntalada con notas, observaciones e Imágenes, aumentando el apego y torneando sus temas.
En la revista incluye trabajos literarios distinguidos por sus valores culturales, e inéditos, así como
temas creativos con las más diversas extensiones inverosímiles del ingenio humano.
En su contenido encontraras temas como: Literarios, cine, TV, música, Fotografía, pintura, muralis-
mo, arte urbano, arquitectura, dibujo, crítica, opiniones, salud, política, etc.Valiéndonos de cualquier
recurso en busca de una sociedad libre y preparada.
Ediciones Tecnológicas
Revista Pisteyo: Es una publicación Semestral
Editor Jefe: Alfonso Gómez Herrera
Redacción: Lic Socióloga E: Mariana G. Míreles.
Diseño / Maquetación: Kim.
Site: https://sites.google.com/site/rpisteyo
Red Social Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Revista-Piste-
yo/575773499160668
Distribución por WWW, Periodicidad Semestral.
En la revista se ha descollado algunas marcas
Mercantiles de los términos descriptivos,
siguiendo el estilo que utiliza el fabricante, sin
ninguna Intención de infringir la marca o logo y
solo en don del propietario.
REVISTA PISTEYO
Año 5, No.12, Junio 2019, es una Publicación
semestral editada por C.Alfonso Gómez Herrera.
Delegación Iztapalapa C.P. 09210.
www.https://sites.google.com/site/rpisteyo/,
rpisteyo@gmail.com.
Editor responsable: Lic. Taide M Gómez M.
Las opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura de la revis-
ta. En referencias se expresa su fuente
Las opiniones expresadas por los autores son in-
dependientes y libres, respaldándose en la libertad
de Expresión que enmarca a nuestro país. La libre
manifestación de las ideas está consagrada en
nuestra Carta Magna en los artículos 6º y 7º; (desde
el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés,
estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la
Libertad de Expresión en México.)
Los contenidos publicados en PISTEYO están
sujetos a una licencia Reconocimiento-NoComer-
cial-SinObraDerivada 2.5 de Creative Commons.
En consecuencia, se permite la copia, distribución
y comunicación pública de dichos contenidos
siempre que se cite el autor del original y la revista
R.PISTEYO, pero están expresamente prohibidos
los usos comerciales y la utilización de los conteni-
dos para la realización de obras derivadas.
Este obra está bajo una Licencia Creative Com-
mons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5
México.
CONTACTO: rpisteyo@gmail.com
AGH
E D I T O R I A L
Acerca de: EL ARTE ABSTRACTO
Las corrientes artísticas son de mucha diversidad, o sea… Los
enfoques son distintos. En esta ocasión… hablando estrictamen-
te, la palabra abstracto significa apartar o aislar algo de otra
cosa.
El término se puede sentenciar al arte en el que se basa un
objeto, una figura o un paisaje, donde las formas se han simpli-
ficado o esquematizado.
También se aplica al arte que usa formas, como geométricas o
marcas gestuales , que no tienen ninguna fuente en una reali-
dad visual externa.
Algunos artistas de esta abstracción “puro” tienen términos
preferidos como arte concreto o arte no objetivo, pero en la
práctica la palabra resumen se usa en todos los ámbitos y la
distinción entre los dos no siempre es obvia.
Se suele considerar que el arte abstracto tiene una dimensión
moral, ya que se puede ver que representa virtudes como el
orden, la pureza, la simplicidad y la espiritualidad.
Desde los principios del año 1900, el arte abstracto ha moldea-
do una corriente central del arte moderno .
Los artistas cubistas y fauvistas dependían del mundo visual
para su tema, pero abrieron la puerta a enfoques más extre-
mos de la abstracción. Los pioneros de la pintura abstracta
“puro” fueron Kazimir Malevich y Piet Mondrian desde alrede-
dor de 1910-20. .
Hay muchas ideas teóricas detrás del arte abstracto.
Mientras que algunos han tomado la idea del arte debe ser
puramente sobre la creación de hermosos efectos, otros han
propuesto que el arte puede o debe ser como la música, en el
sentido en que la música es un patrón de sonido, los efectos del
arte.
Debe ser creado por patrones puros de forma, color y línea.
La idea, derivada del antiguo filósofo griego Platón, de que la
forma más alta de la belleza no reside en las formas del mundo
real sino en la geometría, también se usa en la dis-
cusión del arte abstracto, como lo es la idea del arte
abstracto, como lo hace. No representa el mundo
material, puede verse representando lo espiritual.
PLATON
-Toma, pues, una línea que esté cortada en dos segmentos
desiguales y vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el
del género visible y el del inteligible, siguiendo la misma
proporción. Entonces tendrás, clasificados según la mayor
claridad u oscuridad de cada uno: en el mundo visible,
un primer segmento, el de las imágenes. Llamo imágenes
ante todo a las sombras y, en segundo lugar, a las figuras
que se forman en el agua y en todo lo que es compacto,
pulido y brillante y a otras cosas semejantes, si es que me
entiendes.[...]
MOVIMIENTOS RELACIONADOS
ICONOGRAFIA
32Arte abstracto
El arte abstracto, también llamado arte no objetivo o arte no
representativo, pintura, escultura o arte gráfico en el que la
representación de las cosas desde el mundo visible no
juega ningún papel.
Todo el arte consiste en gran parte de elementos que se
pueden llamar abstractos: elementos de forma, color, línea,
tono y textura. Antes del siglo XX, estos elementos abs-
tractos eran empleados por artistas para describir, ilustrar
o reproducir el mundo de la naturaleza y de la civilización
humana, y la exposición dominaba la función expresiva.
Definición: enciclopedia británica
Cine Experimental
26
51
14
61
PISTEYANDO
CITAS CELEBRES 58
ESPACIO LITERARIO 86
PISTIS CARTON 56
En Portada: Acento en rosa 6
(por Kandinsky)
SALUD: Ebola 46
74
ESPACIO POLITICO 82
Apofenia
PARTE 2
Jonas
Mekas
EN PORTADAXsIMBioticO
“Acento en rosa” 1926.
En 1926, Kandinsky sacó a la luz dos
obras maestras, su libro sobre la teoría de
la pintura: Punto, línea, Surface, en Italia,
publicado por Adelphi y esta obra maestra
de la abstracción, Accento in rosa.
Esta pintura fue hecha en 1926, mientras
Kandinsky enseñaba en la Bauhaus en
Dessau. La pintura representa una espe-
cie de síntesis y análisis de la pintura abs-
tracta.
El artista examina los espacios geométri-
cos fusionándolos con sus estudios sobre
espiritualidad en el arte. Su objetivo prin-
cipal es relacionar e inducir a dialogar for-
mas geométricas con colores abstractos.
Desde aquí, desde este gesto inicial, Kan-
dinsky quiere expandir y extender estas
reglas, que él mismo enuncia en todas las
combinaciones posibles de forma y color,
hasta el punto de lograr una gramática
completa de formas geométricas.
La intención de Kandinsky es mostrar
cómo son las figuras geométricas, junto
con los colores, símbolos a través de los
cuales el hombre puede comprender algo
sobre su propia espiritualidad.
En la pintura, expuesta en el Museo Na-
cional de Arte Moderno, Centro George
Pompidou en París, podemos ver cómo el
rectángulo, el cuadrado y el círculo se rela-
cionan con los colores rojo, azul, amarillo,
negro, Azul, verde, rosa y blanco.
La pintura “ Accento en rosa “ representa
el límite del mundo pictórico de Kandinsky;
El lienzo rectangular es el borde exterior,
pero dentro de la imagen hay varias reali-
dades pictóricas: un cuadrilátero amarillo y
un cuadrado oscuro.
Círculos de diferentes y diferen-
tes tamaños se mueven, flotan
dentro de estos espacios. Algu-
nos se reúnen en la plaza, otros
se mueven en el cuadrilátero y
alguien llega al extremo de to-
car los bordes del lienzo.
Son todas figuras simbólicas.
Sin embargo, los círculos repre-
sentan un punto de referencia
fundamental y conceptual para
el artista. Son móviles e imper-
meables a la dureza del cua-
drado y del cuadrilátero y repre-
sentan claramente un punto de
contacto entre el exterior y el in-
terior. Su movilidad representa
fuerza y energía, mientras que
los colores sombreados que los
rodean representan los cuerpos
astrales.
Kandinsky, en esos años se en-
frentaba a profundos estudios
sobre la Teosofía, una discipli-
na filosófica creada por Rudolf
Steiner. La teoría de los cuerpos
astrales nace de estos estudios,
y está claro que los círculos re-
presentan la espiritualidad de
los individuos, por lo que los co-
lores primarios definen los esta-
dos de la mente.
Título Acento en Rosa
AÑO 1926
Tipo Lámina montada en
tabla
Tamaño: 	 71.1x91.4 cms.
Artista:	 Wassily Kandins-
ky
El impresionista Claude Monet,
fue el artista que cambió el des-
tino de Kandinsky.
En 1895 Kandinsky visitó en
Moscú la exposición de impre-
sionistas franceses y su sorpre-
sa y conmoción ante el cuadro
de Monet “El almiar de heno”
quedó grabada en sus propias
palabras: “Y de pronto, por pri-
mera vez, vi un cuadro.
Leí en el catálogo que se trata-
ba de un montón de heno, pero
no podía reconocerlo (…). Me di
cuenta de que faltaba el objeto
del cuadro (…). Lo que tenía
perfectamente presente era la
insospechada y hasta entonces
oculta fuerza de la paleta”.
Debido a la admiración que sen-
tía por Monet, las primeras pin-
turas de Kandinsky tienen una
gran influencia del fauvismo, el
impresionismo y el puntillismo.
Su arte fue confiscado por los
nazis y etiquetado como dege-
nerado.
El régimen nazi confiscó su arte
y en el año 1937 organizó “Arte
Degenerado”, una exposición
del gobierno alemán, cuyo obje-
tivo era describir todo arte mo-
derno y prohibirlo en favor de
lo que los nazis denominaban
“arte heroico”.
Tres obras de Kandinsky fueron
confiscadas, exhibidas en el es-
pacio, y posteriormente destrui-
das.
Se estima que cerca de 100
óleos y 300 acuarelas fueron
destruidos por los nazis.
Kandinsky y su gato Vaska.
«Todo se volvía claro…
la descripción de los objetos
perdía todo sentido…
En el cuadro sólo quedaban los
colores: un abismo se abría a
mis pies»
Esta frase fue pronunciada por
Kandinsky en 1908, dos años
antes – aunque para algunos
cinco, pues hay bastante contro-
versia sobre la fecha en la que
fue pintada esta acuarela- de
que crease uno de los cuadros
más relevantes de su corpus de
obra y del arte del s. XX.
Se trata de la imagen que os
presento a continuación, un pe-
queño dibujo que en los escritos
de Kandinsky aparece cataloga-
do como primera acuarela abs-
tracta.
Primera acuarela abstracta,
1910
¿Qué es lo vemos? ¿Cómo lo
describiríamos? Obviamente,
si el patrón que pretendemos
reconocer son figuras, objetos,
o personas pintadas con más o
menos destreza en el cuadro,
no encontraremos nada. Kan-
dinsky desde hacía años no te-
nía interés en definir objetos.
El arte abstracto se negará a
pintar la realidad
Existente para concentrar la
fuerza
Expresiva de la obra
En sus aspectos cromáticos,
Formales o estructurales.
Kandinsky estudió las sensa-
ciones y los efectos que colo-
res, líneas, y todos los elemen-
tos de la imagen producen en
la psicología humana.
Estas son algunas de las re-
laciones que estableció entre
color y emoción:
•amarillo: calidez, emoción y feli-
cidad;
•azul: la paz y lo sobrenatural.
•verde: salud y la naturaleza
•blanco: la claridad, la armonía, la pureza.
•negro: la oscuridad, desconocido, el silencio eterno. Frente al blanco
que permite el negro es un color que niega.
•rojo: alegría, la confianza y la vida misma
•marrón: es el rojo mezclado con el negro y un color que preludia
tensión.
•naranja: ese mismo rojo mezclado con amarillo produce un color
cálido y agradable.
W
assily Kandinsky, En
ruso: Vasily Vasilyevich
Kandinsky, (nacido el
4 de diciembre (Moscú, 4 de di-
ciembre jul. / 16 de diciembre de
1866greg.-Neuilly-sur-Seine, 13
de diciembre de 1944), artista
nacido en Rusia, uno de Los pri-
meros creadores de la abstrac-
ción pura en la pintura moderna.
Después de exitosas exposi-
ciones de vanguardia, fundó el
influyente grupo de Munich Der
Blaue Reiter (“The Blue Rider”;
1911–14) y comenzó a pintar de
forma completamente abstrac-
ta.
Sus formas evolucionaron de
fluidas y orgánicas a geométri-
cas y, finalmente, a pictográfi-
cas (Eje. Tempered Élan, 1944).
La madre de Kandinsky era una
moscovita, una de sus bisabue-
las, una princesa de Mongolia,
y su padre, nativo de Kyakhta,
una ciudad siberiana cerca de la
frontera china; El niño creció así
con un patrimonio cultural que
era en parte europeo y en parte
asiático.
Su familia era gentil, acomo-
dada y aficionada a los viajes;
siendo aún un niño, se familiari-
zó con Venecia, Roma, Floren-
cia, el Cáucaso y la Península
de Crimea.
En Odessa, donde sus padres
se establecieron en 1871, com-
pletó su educación secundaria y
se convirtió en un actor aficiona-
do al piano y al violonchelo.
También se convirtió en un pintor
aficionado, y más tarde recordó,
como una especie de primer im-
pulso hacia la abstracción, una
convicción adolescente de que
cada color tenía una vida miste-
riosa propia.
En 1886 comenzó a estudiar de-
recho y economía en la Univer-
sidad de Moscú, pero continuó
teniendo sentimientos inusuales
sobre el color al contemplar la
arquitectura vívida de la ciudad
y sus colecciones de iconos; en
este último, dijo una vez, se po-
dían encontrar las raíces de su
propio arte.
En 1889, la universidad lo envió
en una misión etnográfica a la
provincia de Vologda, en el nor-
te boscoso, y regresó con un
interés duradero en los estilos
a menudo descabellados y no
realistas de la pintura popular
rusa.
Durante ese mismo año, des-
cubrió los Rembrandt en el Her-
mitage de San Petersburgo, y
continuó su educación visual
con un viaje a París. Siguió su
carrera académica y en 1893 se
le otorgó el título de doctorado.
Para entonces, según sus re-
cuerdos, había perdido gran
parte de su entusiasmo inicial
por las ciencias sociales.
Sin embargo, sintió que el arte
era “un lujo prohibido a un
ruso”. Finalmente, después de
un período de enseñanza en la
universidad, aceptó un pues-
to como director de la sección
fotográfica de una imprenta de
Moscú.
En 1896, cuando se acercaba
a su cumpleaños número 30,
se vio obligado a elegir entre
sus posibles futuros, ya que se
le ofreció una cátedra de juris-
prudencia en la Universidad de
Dorpat (más tarde llamada Tar-
tu), en Estonia, que luego se so-
metió a la rusificación.
En lo que él llamó un estado de
ánimo “ahora o nunca”, rechazó
la oferta y tomó el tren para Ale-
mania con la intención de con-
vertirse en pintor.
Periodo De Munich
Ya tenía el aire de autoridad
que contribuiría a su éxito como
maestro en los últimos años. Era
alto, de postura grande, impe-
cablemente vestido y equipado
con lentes; tenía la costumbre
de mantener la cabeza alta y
parecer mirar hacia el universo.
Se parecía, según sus conoci-
dos, a una mezcla de diplomáti-
co, científico y príncipe mongol.
Pero por el momento era sim-
plemente un estudiante de arte
promedio, y se matriculó como
tal en una escuela privada en
Munich dirigida por Anton Azbé.
Dos años de estudio bajo Azbé
fueron seguidos por un año de
trabajo solo y luego por la ins-
cripción en la Academia de Mu-
nich en la clase de Franz von
Stuck.
Kandinsky salió de la academia
con un diploma en 1900 y, du-
rante los próximos años, logró
un éxito moderado como artista
profesional competente en con-
tacto con las tendencias moder-
nas.
Partiendo de una base en el
realismo del siglo XIX, fue in-
fluenciado por el impresionis-
mo, por las líneas de latigazo y
los efectos decorativos del Art
Nouveau (llamado Jugendstil
en Alemania), por la técnica del
punto del neoimpresionismo (o
puntillismo) y por el fuerte, color
poco realista del expresionismo
centroeuropeo y del fauvismo
francés.
A menudo reveló que no había
olvidado los íconos de Moscú y
el arte popular.
De Vologda; a veces se entre-
gaba a patrones de violentos
tonos que habrían deleitado a
sus ancestros asiáticos. Expuso
con los grupos de vanguardia y
en los grandes espectáculos no
académicos que habían surgido
en toda Europa, con el Munich
El grupo Phalanx (del cual asu-
mió la presidencia en 1902), con
el grupo Berlín Sezession, en el
Salón d’Automne de París y el
Salón des Indépendants, y con
el grupo de Dresden que se lla-
maba Die Brücke (“El Puente”).
En 1903, en Moscú, tuvo su pri-
mera exposición individual, se-
guida al año siguiente por otras
dos en Polonia. Entre 1903 y
1908 viajó extensamente, desde
Holanda hasta el sur de Túnez
y de París a Rusia , haciendo
paradas de varios meses cada
uno en Kairouan (Túnez), Rapa-
llo (Italia), Dresde, el suburbio
parisino de Sèvres, y berlin.
En 1909 Kandinsky y el pintor
alemán. Gabriele Münter, quien
había sido su amante desde
1902, adquirió una casa en la
pequeña ciudad de Murnau,
en el sur de Baviera. Trabajan-
do parte del tiempo en Murnau
y parte del tiempo en Munich,
comenzó el proceso que llevó a
la aparición de su primer estilo
sorprendentemente personal y,
finalmente, al avance histórico
en la pintura puramente abs-
tracta. Poco a poco, las muchas
influencias que había sufrido se
unieron.
Su impulso para eliminar el
tema por completo no fue, como
se debe notar, meramente o in-
cluso principalmente por su es-
trictamente estético. Nadie po-
dría haber sido menos adicto al
esteta, menos adicto al “arte por
el arte”, que Kandinsky.
Además, no era el tipo de pin-
tor nacido que podía disfrutar de
las propiedades físicas del acei-
te y el pigmento sin importar lo
que significaban.
Quería un tipo de pintura en la
que los colores, las líneas y las
formas, liberados del negocio
distraído de representar objetos
reconocibles, pudieran evolu-
cionar hacia un “lenguaje” visual
capaz, como lo era, para él, el
“lenguaje” abstracto de la mú-
sica, de Expresando ideas ge-
nerales y evocando emociones
profundas.
El proyecto no era, por supues-
to, completamente nuevo. Las
analogías entre pintura y música
habían sido comunes durante
mucho tiempo; muchos pensa-
dores habían intentado codifi-
car la supuesta expresividad de
colores, líneas y formas; y más
de un boceto bastante antiguo
podría competir por el honor
de ser llamado el primer cua-
dro abstracto Además, en estos
años justo antes de la Primera
Guerra Mundial, Kandinsky no
estaba solo de ninguna manera
en su ataque al arte figurativo.
Para 1909, los cubistas estaban
desarrollando visiones de las
realidades intelectualizadas y
fragmentadas que desconcerta-
ban al espectador ordinario.
Entre 1910 y 1914, la lista de
artistas abstractos pioneros in-
cluía muchos pintores finos. Un
examen estricto de obras y fe-
chas puede mostrar, por lo tan-
to, que Kandinsky no merece
ser llamado, como a menudo lo
es, el “fundador” de la pintura no
figurativa; Al menos no puede
ser llamado el único fundador.
Pero, cuando se concede este
punto histórico, sigue siendo un
pionero de la primera importan-
cia.
La afirmación ampliamente
aceptada de Kandinsky de la
prioridad histórica se basa prin-
cipalmente en una obra sin títu-
lo de 1910 y comúnmente co-
nocida como Primera acuarela
abstracta.
Sin embargo, sobre la base de
la investigación realizada en la
década de 1950, este trabajo
puede fecharse un poco más
tarde y puede considerarse un
estudio para el 1913 Composi-
ción VII; y, en cualquier caso,
debe considerarse simplemente
un incidente, entre muchos para
los cuales no se ha conservado
la evidencia, en la ruta de Kan-
dinsky.
En Blue Mountain (1908) la
evolución hacia la no represen-
tación ya está claramente en
curso; Las formas son esque-
máticas, los colores no natura-
listas y el efecto general de un
paisaje de ensueño.
En Landscape with Steeple
(1909) tendencias similares son
evidentes, junto con el comien-
zo de lo que podría llamarse una
explosión en la composición.
Para 1910 La improvisación XIV
ya es, como lo sugiere su título
musical, prácticamente abstrac-
to; con el 1911 Rodeado, defini-
tivamente se ha desarrollado un
tipo de pintura que, aunque no
solo de decoración, no tiene un
punto de partida discernible en
la representación de objetos re-
conocibles.
Después de eso vienen obras
tan importantes como Con el
Arco Negro ,Líneas negras , y
otoño ; En tales imágenes, rea-
lizadas entre 1912 y 1914 en
un estilo dramático, dramático
y cortante que anticipa el expre-
sionismo abstracto de Nueva
York de la década de 1950, la
mayoría de los historiadores del
arte ven la cima del logro del ar-
tista.
Kandinsky fue un animador
activo del movimiento de van-
guardia en Munich, ayudando a
fundar en 1909 la Asociación de
Nuevos Artistas (Neue Künstler-
vereinigung).
Tras un desacuerdo dentro de
este grupo, él y el pintor alemán
Franz Marc fundó en 1911 un
grupo rival organizado de ma-
nera informal, que tomó el nom-
bre de Der Blaue Reiter (“The
Blue Rider”), del título de una de
las imágenes de Kandinsky de
1903.
Intermedio ruso
Cuando se declaró la Primera
Guerra Mundial en 1914, Kan-
dinsky rompió su relación con
Gabriele Münter y regresó a Ru-
sia a través de Suiza, Italia y los
Balcanes.
Un matrimonio temprano con un
primo se había disuelto en 1910
después de un largo período de
separación, y en 1917 se casó
con una mujer de Moscú, Nina
Andreevskaya, a quien había
conocido el año anterior.
Aunque tenía más de 50 años y
su novia era muchos años más
joven, el matrimonio resultó ser
extremadamente exitoso, y se
estableció en Moscú con la in-
tención de reintegrarse a la vida
rusa.
Su intención fue alentada por
los nuevos soviéticos. Gobier-
no, que al principio se mostró
ansioso por ganarse el favor y
los servicios de los artistas de
vanguardia.
En 1918 se convirtió en profesor
de la Academia de Bellas Artes
de Moscú y miembro de la sec-
ción de artes del Comisariado
Popular de Instrucción Pública.
Su autobiográfico Rückblicke
(“Retrospect”) fue traducido al
ruso y publicado por las autori-
dades municipales de Moscú.
En 1919 creó El Instituto de
Cultura Artística, se convirtió en
director del Museo de Cultura
Pictórica de Moscú , y ayudó a
organizar 22 museos en toda la
Unión Soviética .
En 1920 fue nombrado profesor
en la Universidad de Moscú y
fue honrado con una exposición
individual organizada por el es-
tado.
En 1921 fundó la Academia rusa
de ciencias artísticas. Pero para
entonces, el gobierno soviético
estaba pasando del arte de van-
guardia al realismo social, y así,
a fin de año, él y su esposa sa-
lieron de Moscú a Berlín.
A pesar de la guerra, la Revolu-
ción rusa y los deberes oficiales,
había encontrado tiempo para
pintar durante este inetrmedio
ruso e incluso para comenzar
una transformación bastante
drástica de su arte.
Mientras que en su obra de Mú-
nich hasta 1914 todavía se pue-
den encontrar alusiones oca-
sionales al paisaje, los lienzos
y las acuarelas de sus años en
Moscú muestran la determina-
ción de ser completamente abs-
tractos.
También muestran una tenden-
cia creciente a abandonar el es-
tilo anterior, espontáneo, lírico y
orgánico en favor de un enfoque
más deliberado, racional y cons-
tructivo. El cambio es evidente
en imágenes como White Line y
Blue Segment.
En Bauhaus
Para estas fechas Kandinsky te-
nía una reputación internacional
como pintor.
Sin embargo, siempre había es-
tado interesado en la enseñan-
za, primero como profesor de
derecho y economía poco des-
pués de obtener su título uni-
versitario, luego como maestro
de una escuela de pintura que
había organizado en Munich y,
más recientemente, como pro-
fesor en la Universidad de Mos-
cú.
Parece que no dudó, por lo tan-
to, cuando a principios de 1922
se le ofreció un puesto de profe-
sor en Weimar en el ya famoso
Bauhaus de la escuela de arqui-
tectura y arte aplicado.
Al principio, sus funciones es-
taban un poco alejadas de su
actividad personal, ya que a la
Bauhaus no le preocupaba la
formación de “pintores” en el
sentido tradicional de la palabra.
Dio una conferencia sobre los
elementos de la forma, dio un
curso de color y dirigió el taller
de murales. No fue hasta 1925,
cuando la escuela se mudó de
Weimar a Dessau, tuvo una cla-
se de pintura “libre” no aplicada.
Sin embargo, a pesar de la na-
turaleza algo rutinario de su tra-
bajo, parece haber encontrado
la vida en el Bauhaus gratifican-
te y agradable.
El clima fue uno de investiga-
ción y artesanía combinadas
con una cierta cantidad de pu-
ritanismo estético; Era clásico,
para usar el término de manera
bastante relajada, en compara-
ción con el cálido romanticismo
de sus días anteriores a 1914
en Munich.
Kandinsky respondió a este cli-
ma al continuar evolucionando
en la dirección general de la
abstracción geométrica, pero
con un dinamismo y un gusto
por el espacio pictórico lleno de
detalles que recuerdan su técni-
ca anterior de gesto de barrido.
Que Kandinsky estaba muy in-
teresado en la teoría durante
estos años es evidente a partir
de su publicación en 1926 de
su segundo tratado importan-
te, Punkt und Linie zu Fläche
(“Punto y línea al plano”).
En su primer tratado, Con res-
pecto a lo espiritual en el arte,
había enfatizado en particular la
supuesta expresividad delos co-
lores, comparando el amarillo,
por ejemplo, con el sonido agre-
sivo, supuestamente terrenal de
una trompeta, y comparando
el azul con el sonido supuesta-
mente celestial del órgano de
tubos.
Ahora, con el mismo espíritu,
analizó los supuestos efectos
de los elementos abstractos del
dibujo, interpretando una línea
horizontal, por ejemplo, como
fría y una línea vertical como
caliente.
En Paris
Aunque había sido ciudadano
alemán desde 1928, emigró a
París cuando, en 1933, los na-
zis obligaron a los Bauhaus a
cerrar. El último, y uno de los
mejores, de sus cuadros alema-
nes es el sobrio.
Desarrollo en Brown; su título
probablemente alude a las tro-
pas de asalto de cuello marrón
nazis, que consideraban su arte
abstracto como “degenerado”.
Vivió durante los 11 años res-
tantes de su vida en un aparta-
mento en el suburbio parisino
de Neuilly-sur-Seine, convirtién-
dose en un naturalista. Ciuda-
dano francés en 1939.
Durante este período final, su
pintura, que comenzó a llamar
“concreto” en lugar de “abstrac-
ta”, se convirtió en cierta medi-
da en una síntesis de la manera
orgánica del período de Múnich
y la forma geométrica del perío-
do de la Bauhaus.
El lenguaje visual al que había
estado apuntando desde al me-
nos 1910 se convirtió en colec-
ciones de signos que parecían
mensajes casi descifrables es-
critos en pictografías y jeroglí-
ficos; muchos de los signos se
asemejan a larvas acuáticas,
y de vez en cuando hay una
mano figurativa o un rostro hu-
mano lunar.
Las obras típicas son Violeta
dominante, Curva dominante,
Quince, Moderación y Élan tem-
plado.
La producción de tales obras
estuvo acompañada por la re-
dacción de ensayos en los que
el artista destacó el supuesto
fracaso del positivismo científico
moderno y la necesidad de per-
cibir lo que denominó “el carác-
ter simbólico de las sustancias
físicas”.
Kandinsky murió en 1944. Su
influencia en el arte del siglo
XX, a menudo filtrada a través
del trabajo de pintores más ac-
cesibles, fue profunda.
George Orwell
		Desideré
Eric Arthur Blair
Considerado como el segundo mejor escri-
tor británico y uno de los más influyentes
en la literatura del siglo XX,
Es sin duda un referente, un elegido, una
mente
pudiente,
George Orwell, (25 de junio
de 1903 - 21 de enero de
1950) ha sido uno de los escri-
tores más influyentes y reflexi-
vos del siglo XX.
Sin ser muy prolifero en la can-
tidad de sus libros, han creado
una intensa crítica literaria y
política. Orwell era un socia-
lista, pero al mismo tiempo, no
encajaba en ninguna ideología
limpia.
Es mejor conocido por sus no-
velas “1984” y “La Rebelión en
la granja”, que advierten sobre
los peligros de un estado tota-
litario.
Completados justo des-
pués de la Segunda Gue-
rra Mundial, tocaron un
acorde debido a los temo-
res contemporáneos sobre
la creciente influencia del
control estatal.
Fue ante todo un escritor
político, pero para Orwell,
su objetivo no era promo-
ver cierto punto de vista,
sino llegar a la verdad; ex-
poniendo la hipocresía y la
injusticia que prevalecen
en la sociedad.
- Realizó todo tipo de tra-
bajos para sobrevivir, vivió
durante varios años en la po-
breza y llegó incluso a estar
en la indigencia durante una
temporada.
Eric Arthur Blair, su nombre de
pila, nació el 25 de junio de 1903
en Motihari, Bengala, siendo el
tercer hijo del matrimonio entre
Ida Mabel née Limouzin (1875–
1943) y Richard Walmesley Blair
(1857–1938).
Su padre era un agente del Ser-
vicio Civil Indio bajo la ley de la
Corona Británica en India, por lo
que lo veía en raras ocasiones y
no pudo compartir con él mucho
tiempo, hasta que en 1912 se
retiró de dicho trabajo.
Poco después, ganó una beca
para entrar a una de las más
costosas escuelas públicas de
Inglaterra, el Colegio Eton, al
cual asistió de 1917 a 1921. Ahí
conoció al escritor Aldous Hu-
xley (1894-1963), quien fue su
profesor de francés.
Poco después de su nacimien-
to, fue llevado por su madre a
Oxfordshire, Inglaterra. Su fami-
lia era económicamente necesi-
tada, pero una familia aspirante
de clase media.
Orwell lo describió como “clase
media-baja-alta”, un reflejo de
la importancia que sintió para el
inglés asociado a las etiquetas
de clase.
Como su familia no podía pagar
las cuotas de una escuela públi-
ca adecuada, fue educado en St
Cyprian en Eastbourne, que sir-
vió como un obstáculo prelimi-
nar para obtener una beca para
escuelas públicas como Eton.
En un ensayo posterior, “Tales,
Such are the Joys”, criticó su
tiempo cuando St Cyprian notó
lo difícil que era ser feliz en un
entorno tan mezquino.
A los 14 años, pudo mudarse
a Eton, donde tenía mejores
recuerdos debido a la mayor
estimulación intelectual. Sin
embargo, la conciencia de ser
mucho más pobre que muchos
de sus amigos de la escuela se
mantuvo.
Dejó a Eton con valores firme-
mente sostenidos de “clase
media” pero al mismo tiempo
una sensación de incomodidad
con su posición social.
Después de la escuela, no
pudo pagar la universidad y,
a falta de una mejor opción,
Orwell aceptó un trabajo en la
administración pública birma-
na.
Fue aquí en Birmania, que
Orwell comenzaría a afirmar
su independencia de su edu-
cación privilegiada. De manera
reveladora, más tarde, Orwe-
ll contó cómo se encontraba
alentando a la población local
y despreciando la ideología im-
perial que representaba.
Él renunció a su cargo en
1927. En un ensayo, Shooting
the Elephant, él describe sus
sentimientos sobre Birmania:
“Teóricamente y en secreto,
por supuesto, siempre fui por
los birmanos y todos contra los
opresores, los británicos.
En cuanto al trabajo que es-
taba haciendo, lo odiaba más
amargamente de lo que quizás
pueda dejar claro”
Eric Blair con la madre, 1903
La familia de Eric Blair 1916
George Orwell y su hijo
- En su novela “1984” inventa
el concepto de “Gran Herma-
no”
Estaba en la naturaleza de
George Orwell tratar de ver una
situación desde el punto de vis-
ta de otras personas.
No estaba contento de aceptar
la sabiduría social convencio-
nal.
De hecho, comenzó a despre-
ciar tanto su educación de clase
media que decidió pasar el tiem-
po como un vagabundo. Quería
experimentar la vida desde la
vista del canal.
Sus vívidas experiencias están
grabadas en su libro “ Down
and out in Paris and London”
(Sin blanca en París y Londres).
Orwell ya no podría ser descrito
como un “socialista de Cham-
pagne”; al vivir con los más po-
bres y desfavorecido, obtuvo
una visión única del funciona-
miento práctico de las ideas de
la clase trabajadora y la política
de la clase trabajadora
El camino a Wigan Pier
En medio de la gran depresión,
Orwell emprendió otra expe-
riencia viajando a Wigan; una
ciudad industrial en Lancashire
que experimenta todos los efec-
tos del desempleo masivo y la
pobreza.
Orwell admitió libremente cómo,
cuando era niño, fue educado
para despreciar a la clase tra-
bajadora. Él cuenta vívidamente
cómo estaba obsesionado con
la idea de que las clases traba-
jadoras olían:
“A la distancia... podría agonizar
por sus sufrimientos, pero aun
así los odiaba y los despreciaba
cuando me acercaba a ellos”.
El camino a Wigan Pier ofrecía
una visión penetrante del esta-
do de las clases trabajadoras.
También era un derecho de
paso para Orwell vivir entre las
personas que una vez, desde
lejos, había despreciado.
El Camino a Wigan Pier inevita-
blemente tenía un mensaje po-
lítico, pero característicamente
de Orwell, no era del todo agra-
dable para la izquierda.
Por ejemplo, fue menos que ha-
lagador hacia el partido comu-
nista. Esto fue a pesar del libro
promovido por una organización
mayoritariamente comunista: el
club The Left Book.
La guerra civil española.
Fue en la lucha en la guerra ci-
vil española que Orwell llegó
a despreciar realmente las in-
fluencias comunistas.
En 1936, Orwell se ofreció como
voluntario para luchar por la Re-
pública Española, que estaba
luchando contra las fuerzas fas-
cistas del general Franco. Fue
un conflicto que polarizó a las
naciones.
Para la izquierda, la guerra era
un símbolo de una verdadera
revolución socialista, basada
en los principios de igualdad y
libertad.
Fue por estos ideales que mu-
chos voluntarios internaciona-
les, de todo el mundo, fueron a
España para luchar en nombre
de la República. Orwell se en-
contró en el corazón de la revo-
lución socialista en Barcelona.
Fue asignado a un partido anar-
quista - trotskista – POUM. Más
que la mayoría de los otros par-
tidos de izquierda, creían en el
ideal de una verdadera revolu-
ción marxista.
A los miembros del POUM, la
guerra no se trataba solo de lu-
char contra la amenaza fascista
sino también de entregar una
revolución socialista para las
clases trabajadoras.
En su libro, Homenaje a Catalu-
ña” Orwell escribe sobre sus ex-
periencias; señala la ineficiencia
con la que los españoles com-
batieron incluso las guerras.
Estaba entusiasmado con el fer-
vor revolucionario de algunos de
los miembros de su partido; sin
embargo, una de las impresio-
nes principales fue su percibida
traición a la República por parte
del partido comunista respalda-
do por los estalinistas.
Sin darse cuenta, se vio en-
vuelto en una guerra civil entre
la izquierda, cuando el Partido
Comunista respaldado por la
Unión Soviética se volvió contra
las facciones trotskistas como
POUM.
Al final, Orwell escapó y salvo
su vida, después de recibir un
disparo en la garganta. Pudo
regresar a Inglaterra, pero ha-
bía aprendido de primera mano
cómo las revoluciones podían
ser fácilmente traicionadas;
Ideas que luego darían forma a
su obra seminal “ Granja de ani-
males”.
Durante la Segunda Guerra
Mundial, Orwell fue declarado
no apto para el servicio activo.
Apoyó activamente el esfuerzo
de guerra desde el principio.
(No esperó a que la Unión So-
viética ingresara como algunos
comunistas).
También comenzó a escribir
para la revista de izquierda ‘The
Tribune’, que estaba asociada
con la izquierda del Partido La-
borista.
Orwell fue nombrado editor y
se mostró entusiasta al apoyar
al gobierno laborista radical de
1945, que implementó un servi-
cio nacional de salud, un estado
de bienestar y la nacionalización
de las principales industrias.
Sin embargo, Orwell no solo es-
taba centrado en la política, sino
que se interesó activamente en
la vida de la clase trabajadora y
la cultura inglesa.
Sus ensayos breves investiga-
ron aspectos de la vida en in-
glés, desde el pescado y las pa-
pas fritas hasta las once reglas
para preparar una buena taza
de té.
Orwell se describió a sí mismo
como un humanista secular y
podría ser crítico de la religión
organizada en sus escritos.
Sin embargo, le gustaban los
aspectos sociales y culturales
de la Iglesia de Inglaterra y asis-
tía a los servicios de forma inter-
mitente.
Se casó con Eileen O’Shaugh-
nessy en 1936 y en 1944, adop-
taron a un niño de tres sema-
nas, Richard Horatio. Orwell se
sintió devastado cuando Eileen
murió y trató de volver a casar-
se, buscando una madre para
su hijo pequeño.
Pidió a varias mujeres por su
mano en matrimonio, y Sonia
Branwell acepto en 1949, a pe-
sar de que su salud cada vez
era más pobre de Orwell. Orwe-
ll era un gran fumador y esto
afectó sus pulmones causando
problemas bronquiales.
En los últimos años de su vida,
se mudó a una granja remota
en la isla escocesa de Jura para
concentrarse en sus escritos.
Las dos grandes novelas de
Orwell fueron “ Rebelión en la
granja “ y “ 1984”. Rebelión en
la granja es una simple alego-
ría de revoluciones que salen
mal, basada principalmente en
la revolución rusa. 1984 es una
pesadilla distópica* sobre los
peligros de un estado totalitario
que gana el control total sobre
sus ciudadanos.
Muerte: GEORGE ORWELL:
tenía una apariencia demacra-
da probablemente por su adic-
ción al cigarro. De niño padeció
enfermedades respiratorias y
desarrolló bronquiectasia, ca-
racterizada por los bronquios
permanentemente dilatados y
ataques de tos.
En 1938, tosió con sangre, por
lo que inmediatamente fue a un
hospital donde se le diagnosticó
tuberculosis.
Orwell pasó los últimos tres
años de su vida entre hospita-
les. Finalmente fallece el 21 de
enero de 1950 de tuberculosis.
Su amigo David Astor ayudó en
su entierro.
Sus restos descansan en Sut-
ton Courtenay, Oxfordshire.
*Distopía es el término opuesto a utopía.
Como tal, designa un tipo de mundo ima-
ginario, recreado en la literatura o el cine,
que se considera indeseable. La palabra
distopía se forma con las raíces griegas
δυσ (dys), que significa ‘malo’, y τόπος (tó-
pos), que puede traducirse como ‘lugar’.
- Adoptó el pseudónimo de George
Orwell en 1933 para poder introducir da-
tos autobiográficos en sus novelas con
mayor tranquilidad, para que lo que en
ellas contaba no afectara a sus padres.
- Permaneció un tiempo en España por
motivos militares y políticos durante
la Guerra Civil. Aquí estuvo a punto de
morir en dos ocasiones. Participó tam-
bién de forma activa en la Segunda Gue-
rra Mundial.
http://www.k-1.com/Orwell/site/about/pictures.html
Homenaje a Cataluña
HORA
DE
LEER
HORA
	
DE
LEER
O
rwell es uno de los más importantes escritores en lengua inglesa del siglo
XX. Ejerció de periodista (reportero para medios como el Tribune o el Ob-
server) y de crítico literario.
	 Como escritor destaca por sus estupendos ensayos, además de por sus no
	 velas más críticas, muy comprometidas política y socialmente.
1984
En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que
la Policía del Pensamiento controla de forma asfixiante la
vida de los ciudadanos.
Winston Smith es un peón de este engranaje perverso y
su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo
que el Partido considera la versión oficial de los hechos.
Hasta que decide replantearse la verdad del sistema que
los gobierna y somete.
«No creo que la sociedad que he descrito en 1984nece-
sariamente llegue a ser una realidad, pero sí creo que
puede llegar a existir algo parecido», escribía Orwell
después de publicar su novela.
Corría el año 1948, y la realidad se ha encargado de
convertir esa pieza -entonces de ciencia ficción- en un
manifiesto de la realidad. Además de cronista, crítico de
literatura y novelista, Orwell es uno de los ensayistas en
lengua inglesa más destacados de los años treinta y cua-
renta del pasado siglo XX
Rebelión en la granja
Un rotundo alegato a favor de la libertad y en contra del
totalitarismo que se ha convertido en un clásico de la
literatura del siglo XX.
Esta sátira de la Revolución rusa y el triunfo del estali-
nismo, escrita en 1945, se ha convertido por derechos
propio en un hito de la cultura contemporánea y en uno
de los libros más mordaces de todos los tiempos. Ante
el auge de los animales de la Granja Solariega, pronto
detectamos las semillas de totalitarismo en una organi-
zación aparentemente ideal; y en nuestros líderes más
carismáticos, la sombra de los opresores más crueles.
Además de cronista, crítico de literatura y novelista,
Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más
destacados de los años treinta y cuarenta del pasado
siglo XX.
Sin embargo, es más conocido por sus dos novelas crí-
ticas con el totalitarismo y publicadas después de la Se-
gunda Guerra Mundial.
Que no muera la aspidistra
Escrita con su mejor vena satírica, George Orwell nos cuen-
ta en esta novela la historia de Gordon Comstock, un poeta
frustrado que un buen día decide combatir el tentador poder
del dinero viviendo en las más míseras condiciones.
Gordon Comstock es un poeta frustrado dispuesto a llevar
sus ideales hasta las últimas consecuencias. Rechaza un
lucrativo trabajo como publicista para aceptar un humilde
puesto en una destartalada librería de Londres que apenas
le da para comer.
Eso sí, le permite ser fiel a sus principios. Su firme determi-
nación es alejarse de la seguridad simbolizada por la flor de
la aspidistra, presente en todas las ventanas de los hogares
de clase media británicos y emblema de una existencia des-
ahogada.
Gordon prefiere pasar las noches temblando de frío en su
habitación alquilada mientras intenta escribir, ensimismado
en su sueño de noble pobreza. Pero la exclusión y la mar-
ginación acabarán por darle una importante lección de vida:
«Los principios están muy bien, siempre que no haya que
ponerlos en práctica.»
La hija del clérigo
La hija del clérigo es una de las novelas menos conoci-
das de George Orwell, pero sin duda una de las mejores
y más experimentales.
Ambientada en la década de los años treinta, cuenta la
dura vida de la hija de un clérigo, maltratada y condena-
da a ser una criada hasta que un brusco cambio la lleva-
rá inesperadamente a Londres, donde vivirá una vida to-
talmente distinta, exiliada incluso de su propia memoria.
Retrato de la Inglaterra de la gran depresión, esta novela
es una de las obras esenciales del realismo inglés de
principios del siglo XX.
Además de cronista, crítico de literatura y novelista,
Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más
destacados de los años treinta y cuarenta del pasado
siglo XX. Sin embargo, es más conocido por sus dos no-
velas críticas con el totalitarismo y publicadas después
de la Segunda Guerra Mundial.
Homenaje a Cataluña
Sin duda uno de los libros más importantes del siglo XX.
Una obra clave sobre la guerra civil española por uno de
los principales escritores de la época y testigo del episo-
dio.
Homenaje a Cataluña es un libro admirado por autores
de toda época y condición, desde Connolly o Trilling has-
ta Javier Cercas, Antony Beevor o Mario Vargas Llosa,
que llegó en los años sesenta a Barcelona con esta obra
bajo el brazo.
Un texto clave sobre la guerra de España, que sirvió de
ensayo general a la Segunda Guerra Mundial, y que re-
coge la experiencia personal de George Orwell. El autor
británico llegó en diciembre de 1936 a una Barcelona en
plena efervescencia revolucionaria y en menos de un
año tuvo que huir de la implacable maquinaria soviética
por haber formado parte de las milicias del POUM.
La honestidad y el coraje con el que Orwell narra lo que
vivió le convierten en el escritor moral por excelencia.
Los días de Birmania
Una novela de intrigas en la Birmania británica de la
mano de un grande de las letras inglesas.
El protagonista de Los días de Birmania, el señor Flory,
es el representante de una empresa maderera relegado
a una remota provincia. Su apertura de miras hacia los
nativos lo acerca al doctor Veraswami, quien tras caer en
desgracia ante U Po Kyin, el poderoso y corrupto subma-
gistrado local, necesita su patrocinio para formar parte
del club social de Kyauktada, hasta ahora un reducto de
los blancos.
Por otra parte, la llegada de Elizabeth Lackersteen, una
joven encantadora y caprichosa, provocará casi literal-
mente un terremoto en la pequeña comunidad. George
Orwell nació en la India en 1903, pero con solo un año de
edad se trasladó con su madre y sus hermanos a Ingla-
terra. No volvió al continente asiático hasta cumplir los
diecinueve años, para formar parte de la policía colonial
de Birmania. Esta novela -la primera del genial escritor-
es el fruto de aquellos años.
Recuerdos de la guerra de España
Un documento de enorme valor histórico y literario en el que
el autor narra sus días en el frente y retrata un tiempo que
no debiéramos olvidar.
Recuerdos de la guerra de España se publicó en 1942, en
pleno apogeo del nazismo y pocos años después de la vic-
toria de las tropas de Franco en la Guerra Civil.
La inquietud de George Orwell por la rápida expansión de
los totalitarismos que marcó sus obras más populares se
muestra también en este texto, en el que denuncia la mani-
pulación de la verdad histórica y expresa su preocupación
por el conocimiento de las generaciones futuras. Además de
cronista, crítico de literatura y novelista, Orwell es uno de los
ensayistas en lengua inglesa más destacados de los años
treinta y cuarenta del pasado siglo XX.
Sin embargo, es más conocido por sus dos novelas críti-
cas con el totalitarismo y publicadas después de la Segunda
Guerra Mundial.
Escritor en guerra
Los diarios y la correspondencia del ensayista más im-
portante del siglo XX suponen una crónica imprescindi-
ble de la guerra civil española y de la Segunda Guerra
Mundial.
Esta edición presenta en un solo volumen una selección
de los famosos «Diarios de guerra» de Orwell, que abar-
can los años 1940 a 1942, que el escritor pasó en el
Londres bombardeado por los nazis; y de su correspon-
dencia entre los años 1934 y 1943, que cubren la Guerra
Civil española y el inicio de su carrera literaria. Una cró-
nica muy vívida del entorno intelectual, político y literario
de Orwell durante los años más importantes de su vida
y, al mismo tiempo, un testimonio extraordinario del pe-
ríodo más convulso de la historia europea del siglo XX.
Además de cronista, crítico de literatura y novelista,
Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más
destacados de los años treinta y cuarenta del siglo XX.
Sin blanca en París y Londres
Una obra maestra del reportaje del siglo XX por el autor
de1984 y Rebelión en la granja.
«Hay otra sensación que constituye un gran consuelo en
la pobreza. Creo que cualquiera que haya pasado apuros
económicos la habrá experimentado.
Es una sensación de alivio, casi placentera, al saber que
por fin estás sin blanca. Has hablado tantas veces de la
posibilidad de acabar en el arroyo… y resulta que ya estás
en él y puedes soportarlo.
Eso te quita muchas preocupaciones.» Sin blanca en París
y Londres es el vívido relato del tiempo que Orwell pasó
entre los más pobres de la sociedad, un recorrido por los
bajos fondos.
Fue la primera obra que publicó Orwell, escrita cuando era
un escritor primerizo, y narra su primer contacto con la po-
breza.
Describe meticulosamente un mundo de miseria y penali-
dades, duerme en hostales infestados de insectos, en ca-
sas de acogida, trabaja como friegaplatos en un inmundo
restaurante parisino, se alimenta de migajas y colillas de
tabaco, vive con vagabundos, un soñador artista callejero
y un ex militar ruso muerto de hambre…
Al revelar una realidad impactante que hasta entonces
permanecía oculta, Orwell dio por primera vez un rostro
humano a las estadísticas de pobreza, y además encontró
su voz.
Referencias
Cita: Pettinger, Tejvan . “Biografía de
George Orwell”, Oxford, www.biogra-
phyonline.net
1.George Orwell, “Shooting an
elephant”, George Orwell seleccionó
los escritos (1958) p.25
2.George Orwell, “Road to Wigan Pier”
(Harmondswith) 1980 p.130
3.George Orwell, Homenaje a Catalu-
ña 1959 p.58.
Por@gh
apofeniaapofenia
La apofenia es la tendencia a ver patrones o formas
en objetos o situaciones aleatorias.
La apofenia (del grie-
go ἀπό, apó, “separar, alejar”,
y φαίνειν, phaínein, “aparecer,
manifestar (se) como fenóme-
no, fantasía”) es la experiencia
consistente en ver patrones, co-
nexiones o ambos en sucesos
aleatorios o en datos sin senti-
do.
	 El término fue acuñado
por el neurólogo y psiquiatra
alemán, Klaus Conrad, y signi-
fica literalmente “ver las cone-
xiones sin motivación” en 1959
por Klaus Conrad, quien lo defi-
nió como «visión sin motivos de
conexiones» acompañada de
«experiencias concretas de dar
sentido anormalmente a lo que
no lo tiene».
	 Por ejemplo, se pien-
sa en un teléfono y este suena
por casualidad; sin embargo, se
puede creer que sonó porque
nuestro pensamiento lo provo-
có.
	 Algunos profesionales de
salud de urgencias creen que
las noches de luna llena son
más agitadas que las demás;
esto se debe a que se presta
atención cuando efectivamente
ocurren simultáneamente, y se
ignoran los casos que se opo-
nen a la creencia.
	 Nos encanta encontrar
un enlace y llegar a una conclu-
sión. A veces, incluso si no está
allí. Básicamente, nos gusta en-
contrar un patrón en aleatorie-
dad.
	 Solo mirando el cielo y
viendo diferentes animales o
formas en las nubes, o en el
contorno de una montaña dis-
tante, dejamos que nuestra ima-
ginación se vuelva loca. No es
exactamente malo o incorrecto.
Pero, a veces puede ser enga-
ñoso.
	 Esta tendencia de los hu-
manos, de encontrar patrones
donde no existen, se llama apo-
fenia. Entienda más sobre esto
junto con ejemplos en las próxi-
mas secciones.
	 De acuerdo con el diccio-
nario Merriam-Webster, la apo-
fenia es la tendencia a percibir
una conexión o patrón signifi-
cativo entre cosas no relaciona-
das o aleatorias (como objetos
o ideas).
	 No se limita a solo ver
formas en lugares inesperados.
También incluye la percepción
de patrones en datos sin sen-
tido. Incluso suponiendo una
conexión particular entre varias
incidencias en su vida sin nin-
guna razón real, puede ser un
caso de apofenia.
	 La apofenia puede ser
considerada como una bendi-
ción y también como una mal-
dición. Es debido a esta ten-
dencia que podemos explorar
cosas nuevas, pero a veces nos
puede engañar.
	 Se deriva del hecho de
que los humanos siempre es-
tamos buscando un significa-
do en nuestra vida. A menudo
creemos que todo sucede por
una razón. Bueno, la mayoría
de las veces, puede ser que las
cosas no estén relacionadas, y
sin embargo, no abandonemos
nuestra incansable búsqueda
para encontrar una conexión.
Eso es apofenia.
	 Cuando una persona ve
un patrón a pesar de que no
existe, se llama error falso posi-
tivo o de tipo I en términos esta-
dísticos.
	 La sincronicidad definida
por Carl Jung, es una forma de
apofenia. Según Jung, los even-
tos casuales que son simbóli-
cos de algo, son significativos.
Michael Shermer, un historiador
estadounidense de la ciencia,
escritor y escéptico profesional
se refiere a la apofenia como
patrón.
	 Según los psicólogos
evolutivos, la apofenia no es un
error en la cognición. Es más
bien para lo que está diseñado
el cerebro humano. La tenden-
cia a derivar conexiones entre
eventos aparentemente no rela-
cionados o la tendencia a deri-
var significado de objetos o inci-
dentes aleatorios puede ayudar
a advertir a una persona de un
peligro inminente.
	 Es la patronicidad la que
ayuda al hombre a hacer es-
peculaciones sobre el futuro
cercano, predecir lo que puede
suceder y, en consecuencia, de-
cidir su curso de acción.
	 La apofenia puede estar
vinculada a la creatividad. Cu-
riosamente, aquellos propensos
a la fantasía o aquellos a los
que les gusta soñar despiertos,
tienen una inclinación natural a
derivar patrones de cosas alea-
torias.
	 En un estudio realizado
por De Young y su equipo, se
llegó a la conclusión de que los
niveles de dopamina podrían
aumentar la apofenia y, al mis-
mo tiempo, dificultar las funcio-
nes cognitivas.
	 La lógica, la inteligencia
y el pensamiento analítico es-
tán asociados con el hemisferio
izquierdo del cerebro, mientras
que el hemisferio derecho está
relacionado con la capacidad de
reconocer patrones. Así, la apo-
fenia y la inteligencia parecen
estar inversamente relaciona-
das.
	 La dominancia reducida
del hemisferio izquierdo del ce-
rebro se asocia con la esquizo-
frenia. De hecho, los individuos
con esquizofrenia paranoica ven
patrones que parecen indicar el
mal, incluso donde no existen.
Tipos de apofenia
	 Hay algunos tipos bási-
cos de apofenia. La pareidolia
es el tipo más común.
	 Ilusión de agrupamiento:
es la tendencia a considerar la
presencia de un patrón de al-
gún tipo en muestras verdade-
ramente aleatorias. Surge de la
tendencia a subestimar la varia-
bilidad en los datos.
	 Sesgo de confirmación:
es cuando se comprueba si un
cierto supuesto es correcto, se
hace hincapié en demostrar que
es verdadero, en lugar de falso.
	 Falacia del jugador: se
refiere a asumir que hay más
probabilidades de que algo su-
ceda ya que no ha sucedido an-
tes.
	 Pareidolia: se refiere al
fenómeno de ver diferentes for-
mas o caras en cualquier obje-
to.
Ejemplos de apofenia
•Un muy buen ejemplo de apo-
fenia son los jugadores, ya que
creen que ven patrones en los
números. A veces sucede que
los jugadores esperan un cierto
resultado porque no ha llegado
en mucho tiempo.
•Ver rostros o patrones en la
luna es un ejemplo muy común
de apofenia. Nos encanta mirar
a la luna y encontrar un hombre
o una liebre en ella, ¿no?
•No son solo los niños quienes
encuentran nubes que se pare-
cen a ciertos animales, perso-
nas u otros objetos; Incluso los
adultos tienden a derivar el sig-
nificado de sus formas.
•Tendemos a ver caras en el
polvo en los vehículos, o inclu-
so en una tostada. Esto puede
implicar ver caras familiares o
símbolos religiosos.
•Incluso a partir de cosas como
sombras de objetos, un líquido
derramado en el suelo o la tex-
tura de una pared, tendemos
a imaginar formas o patrones
y derivamos un significado de
ellos.
•Las naranjas reducidas a la mi-
tad u otras frutas pueden pare-
cerse a algo familiar. Podemos
ver un rostro humano o animal,
la imagen de alguien que cono-
cemos, o algo divino.
•Podemos ver un cierto número
o secuencia de números que se
repiten a lo largo del día o por
algunos días. Por ejemplo, uno
se levanta por la mañana y ve
las 5:55 am en el reloj. El primer
número de teléfono al que lla-
ma tiene un 5-5-5, en su cami-
no al trabajo ve muchos autos
con 5 en sus placas. En la no-
che, cuando se levanta para un
descanso, su reloj muestra las
5:55 pm Muchos de nosotros in-
tentamos deducir el significado
de este tipo de repetición de nú-
meros. Muchos tienden a creer
que el número les está diciendo
algo. ¿Y si es solo una simple
coincidencia? Sin embargo, la
tendencia natural de nuestros
cerebros a encontrar patrones
nos hace derivar el significado
de la aleatoriedad.
•Algunas personas incluso en-
cuentran una melodía familiar
en ruidos de tráfico aleatorios o
el sonido de la lluvia. O los soni-
dos aleatorios les hacen pensar
que alguien está llamando su
nombre.
Salud mental y enfermedad
mental.
	 Conrad describió origi-
nalmente este fenómeno en
relación con la distorsión de la
realidad presente en la psico-
sis, pero se ha utilizado más
ampliamente para describir esta
tendencia en individuos sanos,
sin que esto implique necesaria-
mente la presencia de enferme-
dades neurológicas o mentales.
Estadística
	 En estadística, la apofe-
nia debería ser clasificada como
un error de tipo I. La apofenia se
usa a menudo como explicación
de afirmaciones paranormales o
religiosas.
	 Se ha sugerido que la
apofenia es un vínculo entre
la psicosis y la creatividad. Se
piensa que los seres humanos
somos criaturas buscadoras de
patrones por naturaleza, pues
la evolución seleccionó positiva-
mente la asociación entre even-
tos.
	 Esto ocurre cada vez que
el costo de cometer un error de
tipo I excede en mucho el costo
de cometer un error de tipo II.
	 A la larga, todos sería-
mos descendientes de aquellos
cuyos cerebros asociaron todos
los ruidos detrás de la hierba
como producidos por un animal
hostil al acecho.
	 Ante estas duraderas
presiones ambientales, la pa-
tronicidad y la supuesta inten-
cionalidad de eventos naturales
son propiedades emergentes
inevitables
Ejemplos en el cine y la
televisión
•En el capítulo 7 de la primera
temporada de la serie Houdini &
Doyle, Harry Houdini menciona
este fenómeno cuando Arthur
Conan Doyle descubre lo que
parece ser un patrón: “Estamos
hechos para encontrar patro-
nes; nos ayuda a descubrir pre-
dadores (...)
Y nos hace ver caras en todos
lados: desde el hombre en la
Luna a Jesús en una tostada.”
Conan Doyle responde aludien-
do al término apofenia, y añade:
“A veces las ves en la frente de
la gente.”
Descubren, así, en las marcas
halladas en el cuello de dos víc-
timas la marca de Abadón.
•La película de suspense El nú-
mero 23, protagonizada por Jim
Carrey, narra la historia de un
hombre que se obsesiona con
el número 23.
•La película de Darren Aronofsky,
Pi’, en la que el protagonista se ob-
sesiona con encontrar la base o mo-
delo de números que conforman la
Torá.
Klaus Conrad (19 de
junio de 1905
en Reichenberg - 5 de mayo de
1961 en Göttingen) fue un neu-
rólogo y psiquiatra alemán con
importantes contribuciones a la
neuropsicología y la psicopato-
logía. Se unió al Partido Nazi
(NSDAP) en 1940.
Su trabajo principal: Die begin-
nende Schizophrenie. Versuch
einer Gestaltanalyse des Wahns
(El comienzo de la esquizofre-
nia. Intento de un análisis Ges-
talt de la ilusión.)
Trabajo “La Esquizofrenia Inci-
piens” (1958), resultado de tra-
bajar con soldados alemanes
veteranos de la Segunda Gue-
rra Mundial.
Durante la segunda fase de la
esquizofrenia incipiente apare-
ce el neologismo Apophänie,
traducido como apofanía o apo-
fanica.
Del griego se traduce prefi-
jo apo, que designa alejarse y
phaenein que es mostrar.
Conrad buscaba hacer contras-
te con la palabra epifanía, que
hace referencia a un súbito es-
clarecimiento que da origen a un
descubrimiento, una conexión
que permite una innovación, al
contrario de lo que ocurre du-
rante un episodio esquizofréni-
co con la apofanía.
Fue más conocido como profe-
sor de psiquiatría y neurología y
director del Hospital Psiquiátrico
Universitario de Gotinga desde
1958 hasta su muerte.
Fuente: www.psygenie.org
x--
- KIM
Arte abstracto
“De todas las artes, la pintura abstracta es la más difícil.
Exige que sepas dibujar bien, que tengas una mayor sensibi-
lidad para la composición y los colores, y que seas un verda-
dero poeta. Esto último es esencial”. –Wassily Kandinsky.
Elarte abstracto es el estilo
artístico que surge alrede-
dor de 1910 y cuyas consecuen-
cias han hecho de él una de las
manifestaciones más significati-
vas del espíritu del siglo XX.
Este no necesita justificar la re-
presentación de las figuras sino
que tiende a utilizar un lenguaje
visual propio con unos significa-
dos variados.
En sus inicios, dio lugar a gran-
des polémicas y discrepancias.
De hecho, ya en tiempos de la
Prehistoria se utilizaron la esti-
lización y el geometrismo. Pero
con el paso del tiempo se ha
convertido en una fuente inago-
table de ideas para los artistas
de nuestro siglo y nadie se atre-
ve ahora a poner en duda su
existencia e identidad como un
arte propio.
Este arte es una de las formas
más libres y hermosas de arte,
que permite al ser humano co-
nectarse con su parte interior
más directamente debido a que
no se ve forzado a representar
algo que ya existe sino algo que
surge pura y completamente de
su interior.
La importancia del arte abs-
tracto justamente es permitir
libertad al artista, conocerse
mejor y abrir su mundo a que
muchas miles de personas pue-
dan conocerlo y sentirse inter-
peladas por él.
Importancia del arte abstracto
Es importante porque estudia
las formas, los colores, los rit-
mos, el espacio, las dimensio-
nes y todos los elementos que
se encuentran limitados en for-
ma directa a aquellas cosas que
se están observando y por lo
tanto deben ser reproducidas
con exactitud.
Le da importancia a la identi-
dad, la individualidad, la historia
y los deseos de los artistas que
la practican pues puede crear
mundos nuevos y únicos.
Arte abstracto, arte no ob-
jetivo, no figurativo, no re-
presentativo, abstracción
geométrica o arte concreto.
Es un término general bastante
vago para cualquier pintura o
escultura que no representa a
una persona, lugar o cosa en el
mundo natural.
Que no represente objetos o
escenas reconocibles. Sin em-
bargo, como veremos, no hay
un consenso claro sobre la de-
finición, los tipos o el significado
estético del arte abstracto.
Picasso pensó que no fue así,
mientras que algunos críticos
de arte opinan que todo arte es
abstracto, porque, por ejemplo,
ninguna pintura puede aspirar
a ser más que un resumen cru-
do (abstracción) de lo que ve el
pintor. Incluso los comentaristas
convencionales a veces no es-
tán de acuerdo sobre si un lien-
zo debe estar etiquetado como
“expresionista” o “abstracto”.
Entonces, aunque la teoría
es relativamente clara (el arte
abstracto está separado de la
realidad), la tarea práctica de
separar lo abstracto de lo no
abstracto puede ser mucho más
problemática.
Origen e historia
Pinturas abstractas de la Edad
de Piedra
Grabado de la cueva de Gorham, Gibraltar
Por lo que podemos decir, el
arte abstracto comenzó hace
unos 70,000 años con grabados
prehistóricos: a saber, dos pie-
zas de roca grabadas con pa-
trones geométricos abstractos,
que se encuentran en la Cueva
de Blombos en Sudáfrica.
A esto le siguieron los puntos
abstractos de color rojo ocre
y las plantillas a mano descu-
biertas entre las pinturas de la
cueva de El Castillo , que datan
de 39,000 aC, el grabado nean-
dertal en la cueva de Gorham,
Gibraltar , y la imagen clavifor-
me en forma de club entre las
pinturas de la cueva de Altamira
(c. 34,000 BCE).
A partir de entonces, los símbo-
los abstractos se convirtieron en
la forma predominante del arte
rupestre paleolítico.
El primer artista que planteo su
arte a un concepto muy similar
a los elementos que represen-
tan el arte abstracto, es Mc Nei-
ll Whistle1
, que al presentar su
obra titulada “Nocturne in Black
and Gold: The Falling Rocket”
en el año de 1872, propuso una
idea que se enfocaba más a las
sensaciones visuales que en lo
que representan los objetos. De
este modo forma, muchas pintu-
ras de grandes artistas de plen
air2
como John Constable, J. M.
W. Turner, Camille Corot y mu-
chos otros, enfocaron un interés
objetivo.
1
James Abbott McNeill Whistler fue un
pintor estadounidense ligado a los movi-
mientos simbolista e impresionista. Desa-
rrolló la mayor parte de su carrera en Fran-
cia e Inglaterra. Se destacó principalmente
como retratista y también como grabador.
2
El plenairismo o plein air, referido a la
pintura «au plein air» o pleinairista (del
francés «plein air») es un término pictórico
equivalente a pintura al aire libre
De la Cueva de Blombos en Sudáfrica
A principios de la década de
1910, fueron desarrolladas va-
rias tendencias relacionadas a
lo abstracto a través de los mo-
vimientos vanguardistas en dis-
tintos países de Europa.
Sus predecesores más cerca-
nos se consideran dos importan-
tes movimientos de innovación,
como lo son el impresionismo y
el fauvismo.
Impresionismo: Escuela pictóri-
ca que floreció en Francia hacia
el año 1874 por obra de Claude
Monet (1840-1926) y otros artis-
tas; deriva este nombre del he-
cho de pretender sus seguido-
res trasladar sobre el lienzo su
particular impresión visual del
objeto considerado, haciendo,
para ello, centro del cuadro la
atmósfera luminosa que rodea
este objeto.
Fauvismo: Movimiento pictórico
caracterizado por el empleo del
color puro que surgió en París a
principios del siglo XX.
Las tendencias más importan-
tes del arte abstracto son ori-
ginadas de un doble matriz for-
mal, que suele buscar un orden
y una racionalidad que hace un
distanciamiento inmediato a la
realidad, aunque simultánea-
mente se pueda reconocer las
fuerzas creativas del ambiente.
Una de las tendencias principa-
les se considera como un len-
guaje que se basa en las funcio-
nes de expresión y significado
de los colores, en el ritmo que
fluye debido a las analogías re-
ciprocas de las formas concre-
tas.
Esta tendencia nace de las emo-
ciones, se es influenciado por la
música, además de los estudios
psicológicos y los principios de
percepción realista.
Kandinsky realizo investigacio-
nes en las que se intentó basar
en el desarrollo concreto con el
grupo Der Blaue Reiter y Paul
Klee, que se puede apreciar pú-
blicamente en la Bauhaus, lue-
go de terminar la guerra.
Der Blaue Reiter (El Jinete Azul
en español) fue el nombre de un
grupo de artistas expresionis-
tas, fundado por Vasili Kandinski
y Franz Marc en Berlín en 1911
hasta 1913, que transformó el
expresionismo alemán. También
formaron parte del grupo, entre
otros, August Macke, Gabriele
Münter, Alexei von Jawlensky,
Marianne von Werefkin y Paul
Klee. A todos ellos les unía su
interés común por el Arte me-
dieval y primitivo, así como los
movimientos coetáneos del fo-
vismo y el cubismo.
La primera obra que se conside-
ró bajo los fundamentos del arte
abstracto, fue la acuarela de
Wasily Kandinsky en el año de
1910, que hoy en día se expone
en el Museo Nacional Moderno,
Centre Georges Pompidou, ubi-
cado en París.
Kandinsky fue el primer artis-
ta conocido con pintar sin par-
tir de algún resto de figuración.
La pintura se caracteriza por
poseer un lenguaje vibrante de
líneas con colores diferentes y
que cada color representa algo
en el mundo real, como el azul
del cielo y el verde que simbo-
liza la tierra, expresa racionali-
dad y emoción espitualidad y
pasión.
La otra tendencia principal de
este tipo de expresión artística,
es muy diferente a la primera,
debido a que se basa en lo ma-
temático y se simplifica radical-
mente en la abstracción geomé-
trica.
Los primeros representantes co-
nocidos de esta tendencia son
los que conformaban el grupo
holandés De Stijl. También se
pueden apreciar estas caracte-
rísticas en las obras realizadas
por los artistas Francis Picabia
y Robert Delaunay.
Piet Mondriat elaboro una obra
llamada “Composición A” en el
año 1923 y que en la actuali-
dad se encuentra en la Galleria
d’Arte Moderna, localizada en
Roma, y representa una intensi-
dad y una muy singular fortuna
artística, que hace referencia a
la época que Mondriat se en-
“Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket”
en el año de 1872
contraba cercano a Theo Van
Doesburg.
Ambos artistas crearon los fun-
damentos teóricos del arte abs-
tracto geométrico y constructi-
vista, a través de su revista De
Stijl.
Con la finalidad de formar un
nuevo mundo estético basado
en los principios de la objetivi-
dad, se volvió a evaluar la obra
de Malevich en el año 1914, ti-
tulada “puesta a cero”, y así se
buscó constructivamente todos
sus elementos.
La justificación filosófica para
apreciar el valor de las cuali-
dades formales de una obra de
arte se deriva de la afirmación
de Platón de que:
“Las líneas rectas y los círculos
son... no solo hermosos... sino
eternos y absolutamente her-
mosos”.
En esencia, Platón significa que
las imágenes no naturalistas
(círculos, cuadrados, triángulos,
etc.) poseen una belleza abso-
luta e inmutable.
Así, una pintura puede ser apre-
ciada por su línea y el color
solo - no es necesario para re-
presentar un objeto natural o la
escena.
El pintor, litógrafo y teórico del
arte francés Maurice Denis
(1870-1943) estaba haciendo
lo mismo cuando escribió: “Re-
cuerda una imagen, antes de
ser un caballo de guerra o una
mujer desnuda... es esencial-
mente una superficie plana cu-
bierta de colores ensamblados
en un cierto orden”.
Algunos artistas abstractos se
explican a sí mismos diciendo
que quieren crear el equivalen-
te visual de una pieza musical,
que se puede apreciar única-
mente por sí misma, sin tener
que hacer la pregunta “¿de qué
es esta pintura?” Whistler, por
ejemplo, solía dar algunos de
sus cuadros a títulos musicales
como Nocturne: Blue and Silver
- Chelsea (1871, Tate Colectan).
EL arte abstracto y sus ca-
racterísticas
•Estas obras no expresan los
sentimientos propiamente del
autor. La intención del arte abs-
tracto consiste en expresar es-
tados puros de conciencia o in-
consciencia.
•Los colores y formas de este
estilo contiene su propia expre-
sión artística. Esto hace que los
rayos que se cruzan entre las
distintas formas, originan ele-
mentos espaciales que son usa-
dos en el arte abstracto.
•Las figuras no poseen fuerza
en este campo del arte. Esto
hace que el cuadro se convierta
en único componente geométri-
co de toda la obra. Por esta ra-
zón el arte abstracto se conoce
como la simplicidad al extremo
de las formas.
•El significado de la obra hace el
intento de ser percibido aunque
no desea transmitir la sensación
del autor. De alguna manera, la
obra quiere encontrarse en un
mundo externo a la realidad,
llenando de representaciones lo
abstracto.
•A pesar de que el arte abstracto
tiene aspectos parecidos al arte
de la Prehistoria, se considera
un tipo de arte que rompe con
los esquemas de la concepción
del arte que se había compren-
dido al respecto durante su sur-
gimiento. Por esta razón toda-
vía gran parte de las personas
no consideran el arte abstracto
como una expresión artística.
•Lo que intenta la abstracción
pura es distanciarse lo más que
se pueda del mundo real hasta
que lo único que se conserve de
este mundo sea su significado y
belleza. De este modo, se quie-
re destacar la belleza de la obra
por sí sola.
•Los materiales que se usan en
las obras abstractas llegan a
poseer más significado que su
simple utilización.
•La localización de los elemen-
tos y las técnicas utilizadas, y
también los materiales alterna-
tivos tienen la intención de ex-
presar un significado o algo más
profundo como ideas o senti-
mientos.
El título de las obras que se rea-
lizan bajo este tipo de expresión
artística busca la atención in-
mediata de su público. De esta
forma el título sirve de gran apo-
yo para la interpretación de lo
que el autor de la obra quería
representar. En algunos casos
las obras carecen de título para
alejarlo más de la realidad.
Tipos de arte abstracto
Para mantener las cosas sim-
ples, podemos dividir el arte
abstracto en seis tipos básicos:
• Curvilíneo
• Relacionado con el color o
relacionado con la luz
• Geométrico
• Emocional o intuitivo
• Gestual
• Minimalista
Algunos de estos tipos son me-
nos abstractos que otros, pero
todos están preocupados por
separar el arte de la realidad.
Arte abstracto curvilíneo.
Este tipo de abstracción curvilí-
nea está fuertemente asociada
con el arte celta., que emplea-
ba una variedad de motivos
abstractos que incluían nudos
(ocho tipos básicos), patrones
entrelazados y espirales (inclui-
do el triskele o el triskelion).
Estos motivos no eran origina-
les de los celtas; muchas otras
culturas tempranas habían esta-
do utilizando estos diseños cel-
tas durante siglos: véanse, por
ejemplo, los grabados en espi-
ral en la tumba de paso neolíti-
co en Newgrange en Co Meath,
creados unos 2000 años antes
de la aparición de los celtas.
Sin embargo, es justo decir que
los diseñadores celtas dieron
nueva vida a estos patrones,
haciéndolos mucho más com-
plejos y sofisticados en el pro-
ceso.
Estos patrones reaparecieron
posteriormente como elemen-
tos decorativos en los primeros
manuscritos iluminados (c.600-
1000 CE).
Más tarde regresaron durante
el movimiento de renacimiento
celta del siglo 19, y el influyente
movimiento de estilo Art Nou-
veau del siglo XX: notablemen-
te en portadas de libros, textiles,
papel tapiz y diseños de chintz
de William Morris (1834-96) y
Arthur Mackmurdo (1851-1942).
La abstracción curvilínea tam-
bién se ejemplifica por el “pa-
trón infinito”, una característica
generalizada de El arte islámico.
Arte abstracto relacionado con
el color o la luz.
Este tipo se ejemplifica en las
obras de Turner y Monet, que
usan el color (o la luz) de tal
manera que separan la obra de
arte de la realidad, ya que el ob-
jeto se disuelve en un remolino
de pigmento.
Ya se han mencionado dos
ejemplos del estilo de abstrac-
ción expresiva de Turner, al que
podemos agregar su Interior en
Petworth (1837, Tate Collec-
tion).
Otros ejemplos incluyen la se-
cuencia final de las pinturas
de Water Lily de Claude Mo-
net (1840-1926), The Talisman
(1888, Musée d’Orsay, Paris)
de Paul Serusier (1864-1927)
líder de Les Nabis , y varias
obras fauvistas de Henri Matis-
se (1869-1954).
Varios de los cuadros expresio-
nistas de Kandinsky pintados
durante su época conDer Blaue
Reiter está muy cerca de la abs-
tracción, al igual que Deer in the
Wood II (1913-14, Staatliche
Kunsthalle, Karsruhe) de su co-
lega Franz Marc (1880-1916).
El pintor checo Frank Kupka
(1871-1957) produjo algunas de
las primeras pinturas abstrac-
tas altamente coloreadas, que
influyeron en Robert Delaunay
(1885-1941), quien también se
basó en el color en su estilo de
orfismo de inspiración cubista.
La abstracción relacionada con
el color reapareció a finales de
los años 1940 y 50 en la forma
de Color Field Painting, desa-
rrollada por Mark Rothko.(1903-
70) y Barnett Newman (1905-
70).
En la década de 1950, surgió un
tipo paralelo de pintura abstrac-
ta relacionada con el color, co-
nocida como Abstracción Lírica.
Abstracción geométrica.
Este tipo de arte abstracto inte-
lectual surgió a partir de 1908
en adelante. Una de las prime-
ras formas rudimentarias fue el
cubismo., específicamente el
cubismo analítico, que rechazó
la perspectiva lineal y la ilusión
de profundidad espacial en una
pintura, con el fin de centrarse
en sus aspectos 2-D. La abs-
tracción geométrica también se
conoce como arte concreto y
arte no objetivo.
Como es de esperar, se caracte-
riza por imágenes no naturalis-
tas, típicamente formas geomé-
tricas como círculos, cuadrados,
triángulos, rectángulos, etc.
En cierto sentido, al no contener
absolutamente ninguna referen-
cia o asociación con el mundo
natural, es la forma más pura de
abstracción.
Se podría decir que el arte con-
creto es la abstracción, lo que el
veganismo es para el vegetaria-
nismo.
La abstracción geométrica se
ejemplificaenBlackCircle(1913,
State Russian Museum, St Pe-
tersburg) pintado porKasimir
Malevich (1878-1935) (fundador
del Suprematismo); Broadway
Boogie-Woogie (1942, MoMA,
Nueva York) por Piet Mondrian
(1872-1944) (fundador del neo-
plasticismo); y Composición VIII
(La vaca) (1918, MoMA, Nueva
York) por Theo Van Doesburg
(1883-1931) (fundador de Stijl
and Elementarism).
Otros ejemplos incluyen las imá-
genes de Homenaje a la Plaza-
de Josef Albers (1888-1976) y
Op-Art originadas por Victor Va-
sarely (1906-1997).
Arte abstracto emocional o intui-
tivo
Este tipo de arte intuitivo abar-
ca una mezcla de estilos, cuyo
tema común es una tendencia
naturalista. Este naturalismo es
visible en el tipo de formas y co-
lores empleados.
A diferencia de la abstracción
geométrica, que es casi anti-na-
turaleza, la abstracción intuitiva
a menudo evoca a la naturale-
za, pero en formas menos re-
presentativas.
Dos fuentes importantes para
este tipo de arte abstracto son:
la abstracción orgánica (también
llamada abstracción biomórfica)
y el surrealismo. Podría decirse
que el pintor más famoso que
se especializa en este tipo de
arte fue el nacido en Rusia Mark
Rothko, ver:
Las pinturas de Mark Ro-
thko (1938-70). Otros ejem-
plos incluyen lienzos de Kan-
dinsky como la Composición
No.4(1911, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen), y Com-
posición VII (1913, Galería Tre-
tyakov); The Teller, Gabel und
Nabel (1923, Colección priva-
da), de Jean Arp (1887-1966),
Mujer (1934, Colección priva-
da), de Joan Miro (1893-1983),
Inscape: Morfología psicológica
no 104 (1939, Colección priva-
da) por Matta (1911-2002); e
Infinite Divisibility(1942, Allbri-
ght-Knox Art Gallery, Buffalo)
de Yves Tanguy (1900-55). En
escultura, este tipo de abstrac-
ción se ejemplifica en The Kiss
(1907, Kunsthalle, Hamburg)
por Constantin Brancusi (1876-
1957); Madre e hijo (1934, Tate)
de Barbara Hepworth (1903-
1975); Giant Pip (1937, Musée
National d’Art Moderne, Centre
Georges Pompidou) de Jean
Arp; Tres figuras en pie (1953,
Museo Guggenheim, Venecia)
de Henry Moore (1898-1986).
Arte abstracto gestual.
Esta es una forma de expre-
sionismo abstracto, donde el
proceso de hacer la pintura se
vuelve más importante de lo ha-
bitual.
La pintura se puede aplicar de
formas inusuales, la pincelada a
menudo es muy suelta y rápida.
Entre los famosos exponentes
estadounidenses de la pintura
gestual se encuentran Jackson
Pollock (1912-56), el inventor
de Action-Painting, y su esposa
Lee Krasner (1908-84), quien
lo inspiró con su propia forma
de pintura por goteo;Willem de
Kooning (1904-97), famoso por
su serie de obras Woman ; y
Robert Motherwell (1912-56),
conocido por su Elegía a la Re-
pública Española.
Serie. En Europa, esta forma
se ejemplifica por Tachisme,
así como por el Grupo Cobra,
en particular Karel Appel (1921-
2006).
Arte abstracto minimalista.
Este tipo de abstracción era
una especie de arte vanguardis-
ta, desprovisto de referencias
y asociaciones externas. Es lo
que ves, nada más.
A menudo toma una forma
geométrica, y está dominada
por escultores, aunque también
incluye algunos grandes pinto-
res. Para obtener más informa-
ción sobre el arte minimalista,
vea a continuación (“Abstrac-
ción posmodernista”).
Abstracción surrealista y orgá-
nica.
Paralelamente al desarrollo del
concretismo de estilo geomé-
trico, durante los decenios de
1920 y 1930, los exponentes
del surrealismo comenzaron a
producir una gama de imágenes
cuasi naturalistas de fantasía.
Los principales ejemplares de
este estilo de Biomorphic / Or-
ganic Abstraction fueron Jean
Arpy y Joan Miro, ninguno de
los cuales, como confirman sus
numerosos bocetos preparato-
rios, se basó en la técnica del
automatismo.
Sus compañeros surrealistas,
Salvador Dalí (1904-1989) tam-
bién produjeron algunas pintu-
ras extraordinarias como The
Persistence of Memory (1931,
MoMA, NY) y Soft Construction
with Bean Beans. (1936, Museo
de Arte de Filadelfia).
Jean Arp también fue un escul-
tor activo especializado en abs-
tracción orgánica, al igual que
los escultores ingleses Henry
Moore (1898-1986) y Barbara
Hepworth (1903-1975). (Mo-
dern British Sculpture 1930-70.)
Varios artistas abstractos euro-
peos buscaron posteriormente
un santuario en América, donde
se encontraron e influenciaron a
una nueva generación de pinto-
res abstractos indígenas.
Estos emigrantes influyen-
tes incluyeron pintores como
Hans Hofmann (1880-1966),
Max Ernst (1891-1976), Andre
Masson (1896-1987),Arshile
Gorky(1904-48), Yves Tangy
(1900-55) y otros.
Tal como sucedió, a pesar de
la controversia que rodeaba
el Show de Armería de Nueva
York en 1913, la ciudad estaba
desarrollando un gran interés
en la abstracción.
El Museo de Arte Moderno fue
fundado en 1929, y el Museo
de Pintura No Objetiva (más
tarde renombrado como Mu-
seo Samuel R Guggenheim), en
1939.
Abstracción posmodernista.
Desde el inicio de la posmoder-
nidad (desde mediados de los
años 60), el arte contemporá-
neo ha tendido a fragmentarse
en escuelas más pequeñas y
más locales.
Esto se debe a que la filosofía
predominante entre los movi-
mientos artísticos contemporá-
neos ha sido desconfiar de los
grandes estilos de principios del
siglo XX.
Una excepción es la escuela
de minimalismo, un estilo de
abstracción geométrica de es-
tilo básico ilustrado por artistas
posmodernistas como los escul-
tores Donald Judd (1928-94),
Sol LeWitt (1928-2007), Robert
Morris (b.1931), Walter de Maria
(B.1935), y Carl Andre (b.1935).
Otro escultor minimalista impor-
tante es Richard Serra (b.1939),
cuyas obras abstractas incluyen
Tilted Arc (1981, Federal Pla-
za, Nueva York) y The Matter
of Time (2004, Guggenheim Bil-
bao).
Los pintores abstractos co-
nocidos asociados con el mi-
nimalismo incluyen Ad Rein-
hardt (1913-67), Frank Stella
(b.1936), cuyas pinturas a gran
escala involucran grupos inter-
conectados de formas y colores;
Sean Scully (b.1945) el pintor ir-
landés-americano cuyas formas
rectangulares de color parecen
imitar las formas monumentales
de las estructuras prehistóricas;
así como Jo Baer (b.1929), Ell-
sworth Kelly(b.1923), Robert
Mangold (b.1937), Brice Marden
(b.1938), Agnes Martin (1912-
2004) y Robert Ryman (b.1930).
En parte, una reacción contra
la austeridad del minimalismo,
el neo expresionismo fue princi-
palmente un movimiento figura-
tivo que surgió desde principios
de los años 80 en adelante. Sin
embargo, también incluyó una
serie de destacados pintores
abstractos, como el inglés Win-
ner Howard Hodgkin (b.1932),
así como los artistas alemanes
Georg Baselitz (b.1938), An-
selm Kiefer (b.1945), y otros.
Entre otros artistas abstractos
aclamados internacionalmente
que alcanzaron reconocimien-
to durante los años 80 y 90,
está el escultor británico Anish
Kapoor (b.1954), conocido por
obras a gran escala en piedra
en bruto, metal fundido y acero
inoxidable. Tanto Hodgkin como
Kapoor son ganadores del Pre-
mio Turner.
Op-art: la nueva abstracción
geométrica.
Uno de los estilos más distin-
tivos de la pintura abstracta
geométrica que surgió de la era
modernista, fue el movimiento
Op-Art (una abreviatura de “arte
óptico”) cuyo sello distintivo fue
el compromiso del ojo, por me-
dio de complejos, a menudo
monocromáticos, geométricos.
Patrones, para hacer que vea
colores y formas que no estaban
realmente allí. Entre los princi-
pales miembros se encuentran
el pintor y diseñador gráfico
húngaro Victor Vasarely (1908-
97) y la pintora inglesa Bridget
Riley (b.1931). El movimiento
desapareció a principios de los
años setenta.
El op art, es un estilo de arte
visual que hace uso de ilusiones
ópticas. Suele usarse en la crítica
e historia del arte la denominación
en inglés, op art, aunque también
hay referencias al arte óptico.
Las obras op art son abstractas,
siendo muchas de las piezas más
conocidas creadas en blanco y
negro
Vásárhelyi Győző, conocido
como Victor Vasarely fue un ar-
tista al que se ha considerado a
menudo como el padre del op
art. Comenzó a estudiar medici-
na en Hungría, pero dejó la ca-
rrera al cabo de dos años.
Victor Vasarely (1908/04/09 -
1997/03/15) Artista francés de
origen húngaro.
Nació el 9 de abril de 1908 en
Pécs, Hungría.
En 1931 se traslada a París,
donde trabajó en el mundo de la
publicidad a la vez que pintaba
bajo inspiración cubista, expre-
sionista y surrealista.
Desde finales de 1940, fue evo-
lucionando hacia una abstrac-
ción que pronto le hizo intere-
sarse por el arte cinético.
En los años sesenta decidió
abandonar el cuadro de caballe-
te en beneficio de un arte total
que encontraría su ideal en la
integración con la arquitectura,
es decir, en el espacio.
Fue fundador en los años seten-
ta, de tres lugares destinados a
la exposición de su obra
y de sus concepciones
en Gordes, Aix-en-Pro-
vence y Pécs. Plasti-ci-
té, su obra teórica más
importante, fue publica-
da en 1970.
Victor Vasarely falleció
el 15 de marzo de 1997
en París.
Nora-Dell, 1974-1979
Feny, 1973
Gixeh II, 1955-1962
Bridget Louise Riley es una pin-
tora inglesa, figura destacada
dentro del movimiento artístico
del Op Art.
Creó complejas configuraciones
de formas abstractas diseñadas
para producir efectos ópticos
llamativos.
Riley nació el 24 de abril de
1931 en Norwood; allí estudió
entre los años 1949 a 1952 en
el colegio normal superior de
Norwood, donde se especializó
en dibujo, y más tarde en la Ro-
yal Academy.
A finales de la década de 1950
le influyó el puntillismo de Geor-
ges Seurat, ya que el pintor
Maurice de Sausmarez, gran
admirador de la obra de Riley,
a la que más tarde dedicaría un
trabajo monográfico (1970), la
persuadió para estudiarlo. Sin
embargo, Riley alcanzó una
gran reputación a través de las
obras abstractas que ejecutó en
la década de 1960, celebrándo-
se más tarde diferentes exposi-
ciones retrospectivas de sus tra-
bajos, como la que organizó en
1971 la Galería Hayward.
La importancia de
Riley se debe, sobre
todo, a su contribu-
ción al desarrollo del
Op Art.
Además de influir en
el trabajo de artistas
de otros países, tuvo
diferentes ayudan-
tes que completaron
muchas de sus pin-
turas siguiendo sus
diseños e instruccio-
nes.
Este hecho hace hincapié en
que, al igual que la mayor parte
del arte de finales del siglo XX,
el elemento conceptual de su
trabajo llega a ser más impor-
tante que la cualidad individual
de su ejecución.
Las acuarelas musicales de
Claude Debussy.
Como ante-
cesor musi-
cal de lo que
más tarde
fue el arte
abstracto se
encuentra el
gran compo-
sitor Claude
Debussy, cu-
yas piezas musicales parecían
imitar las pinceladas de los pin-
tores impresionistas y postim-
presionistas.
De igual forma, a este composi-
tor se le asocia también con el
movimiento simbolista, puesto
que sus notas estaban constitui-
das por una fuerte carga alegó-
rica, acompañada a su vez de
una notable influencia oriental.
Esto quiere decir que, para mú-
sicos como Debussy y Erik Sa-
tie, los objetos que se observan
en la cotidianidad son solo sím-
bolos que responden a una rea-
lidad mucho más profunda, la
cual se manifiesta al ser huma-
no a través de un sonido acom-
pañado de color y movimiento.
-Igor Stravinsky
-Maurice Ravel
Nataraja 1993
Fall 1963
Blaze 1964
Escultura.
La escultura no se quedó atrás
dentro del movimiento abstrac-
cionista; de hecho, introdujo
una novedad dentro del estilo:
la tridimensionalidad.
Esto ocurrió porque dentro de
la pintura abstracta las figuras
se manifiestan siempre planas,
mientras que en la escultura se
promueve la profundidad de la
forma.
La abstracción en escultura per-
sigue los mismos fines que en
la pintura, aunque difícilmente
pueden reconocerse los mis-
mos estilos.
Relativamente es arte de tres
dimensiones, desarrollando una
iconografía de formas orgánicas
conocida como escultura bio-
morfica, en donde se trata de
representar lo orgánico como
principio formativo de la reali-
dad.
Jean Arp
(1887/09/16
-
1966/06/07)
E s c u l t o r,
pintor y
poeta francés Nació el 16 de
septiembre de 1887 en Estras-
burgo. Entre 1905 y 1909 cursó
estudios de arte en Weimar y en
la Academia Julian de París.
En 1912 conoce a Paul Klee y
se une, por poco tiempo, al gru-
po conocido como Blaue Reiter
(El Jinete Azul). En 1914, vuelve
a París donde entabla amistad
con artistas como Picasso, Ja-
cob, Modigliani y Delaunay.
La obra de Arp durante esos
años (1915-1916) estuvo dedi-
cada a los tapices de motivos
angulares y totalmente abstrac-
tos, así como a los dibujos.
Al estallar la Primera Guerra
Mundial se traslada a Zurich
donde en 1916 funda el movi-
miento dadá. En 1917 transfor-
mó su estilo artístico hacia una
abstracción de formas curvilí-
neas que caracteriza su obra
posterior, la más conocida ac-
tualmente.
En 1921 contrae matrimonio
con Sophie Taeuber, artista Sui-
za, trasladándose, un año des-
pués a París, donde se unió a
los surrealistas participando en
varias de las exposiciones que
éste movimiento realiza.
En 1926 se establece en Meu-
don, cerca de País, donde se
une al grupo Abstracción-Crea-
ción.
En la década de 1930 Arp co-
menzó a realizar esculturas
exentas, tallando y modelando
en los más diversos materiales.
Su obra está representada en
la Tate Gallery de Londres, en
el Museo de Arte Moderno de
Nueva York, en el Museo de
Arte de la ciudad de Filadelfia y
en el Museo de Arte de Basilea.
A lo largo de toda su vida escri-
bió poesía y ensayo.
Jean Arp falleció en Basilea el 7
de junio de 1966.
Henry Moore
(1898/07/30 - 1986/08/31)
Henry Spencer Moore
Escultor británico
Nació el 30 de julio de 1898 en
Castleford, Yorkshire.
De 1919 a 1925 cursó estudios
en la Leeds School of Art y en el
Royal College of Art de Londres.
Participó en la I Guerra Mundial
como integrante del Regimiento
15 de Londres, en la Batalla de
Cambray, en la cual sufrió se-
rias lesiones cuando sólo tenía
19 años de edad (1917).
Sus primeros trabajos, realiza-
dos en la década de 1920, ex-
ponen sus influencias del arte
precolombino y de Constantin
Brancusi.
En los años 30 la obra de los ar-
tistas abstractos ejerció también
una fuerte influencia tanto en los
dibujos como en sus esculturas.
En la Figura reclinada (1936,
City Art Gallery, Wakefield),
empleó formas onduladas, con
huecos y perforaciones redon-
deadas que reflejan formas na-
turales.
Sus temas preferidos eran ma-
dres con hijos, grupos familia-
res, guerreros caídos y la figura
humana reclinada, que continuó
representando a lo largo de toda
su carrera, trabajando en made-
ra, piedra y posteriormente en
bronce y en mármol.
Entre los encargos públicos más
importantes que aceptó se en-
cuentran: Viento norte (1928),
para la sede de las oficinas del
Metro de Londres en Saint Ja-
mes; Virgen con el Niño (1949),
para la iglesia de Claydon, en
Suffolk; Figura reclinada (1951),
para el festival de Bretaña, y
otra Figura reclinada (1958) en
la sede de la UNESCO en París.
En 1940, su estudio en Hamps-
tead fue bombardeado duran-
te la II Guerra Mundial y debió
mudarse a una finca en Perry
Green, cerca de Much Hadham,
en Hertfordshire.
Henry Moore falleció el 31 de
agosto de 1986 en Much Had-
ham, Hertfordshire, Inglaterra.
Referencias
•Famous lyrical abstraction artists. Recuperado de ranker.com
•Lyrical abstraction. Recuperado de abstract-art.com
•Lyrical abstraction. Recuperado de wikipedia.org
•Carmen Rábanos (2010). Arte Actual. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, España.
•Mayra Sámano Cienfuegos (2010). Influencia de la Arquitectura Orgánica en los estilos arquitectónicos de la segunda mitad del siglo XX. Tesis de postgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México.
•Alicia Carrera Tovar (2012). Artes Visuales 3. Ediciones Castillo. P.19.
•Biografía de Isamu Noguchi. Recuperado de biografíasyvidas.com.
•Biografía de Joan Miró. Recuperado de fmirobcn.org.
•Eva Font Mendiola (2017). El museo más desconocido de NY. Artículo de prensa recuperado de turismo.perfil.com.
•Source: History of art academy us Art
•Chilvers, Ian (2001). Diccionario del arte del siglo XX. Editorial Complutense. ISBN 9788474916003. Consultado el 3 de enero de 2018.
•Arnheim, Rudolph. Visual Thinking.
•Preckler, Ana María (2003). Historia del arte universal de los siglos XIX y XX. Editorial Complutense. ISBN 9788474917079. Consultado el 3 de enero de 2018.
•Foster, Hal; Bois, Yve-Alain; Krauss, Rosalind E.; Buchloh, Benjamin H. D. (27 de octubre de 2006). Arte desde 1900. Ediciones AKAL. ISBN 9788446024002. Consultado el 3 de enero de 2018.
•Herbert Read, A Concise History of Modern Art, Thames and Hudson
•Gray, Camilla. The Russian Experiment in Art, 1863-1922, Thames and Hudson, 1962.
•G. Montilla, Cristóbal (22 de octubre de 2013). «La pintora secreta que inventó la abstracción». www.elmundo.es. Consultado el 20 de enero de 2019.
•Hizli, Serdar. From Futurism Towards Abstract Painting-
•Frank Popper, Origins and Development of Kinetic Art, New York Graphic Society/Studio Vista, 1968
•Frank Popper, From Technological to Virtual Art, Leonardo Books, MIT Press, 2007
•Seitz, William C. (1965). The Responsive Eye (exhibition catalog). New York: Museum of Modern Art.
Ébola
La enfermedad por el virus del Ebola
(EVE), antes llamada fiebre hemorrági-
ca del Ebola, es un enfermedad grave, a
menudo mortal en el ser humano.
El virus es transmitido al ser humano por
animales salvajes y se propaga en las
poblaciones humanas por transmisión de
persona a persona.
El primer brote apareció en
1976 en Sudán y República
Democrática del Congo. Años
antes, ya se había tenido con-
tacto en Europa con un virus
muy similar, el marburgo
Partículas de virus ébola salen de una célula infectada
– NIAID
Los virus de Marburgo y del Ebola son miembros de la familia Filoviridae (filovirus).
Aunque son causadas por virus diferentes, las dos enfermedades son similares desde
el punto de vista clínico. Ambas son raras, pero pueden ocasionar brotes dramáticos
con elevadas tasas de letalidad.
Origen.
El origen es incierto. No obstan-
te, es altamente probable que
los murciélagos sean la fuente
de este patógeno mortal, o se-
gún se cuenta.
En el año 1967 un cargamento
de chimpancés llegó a Europa
desde Uganda. Su destino eran
tres laboratorios de investiga-
ción europeos, dos en Alema-
nia, en las ciudades de Fránc-
fort y de Marburgo, y otro en
Belgrado, en la que por enton-
ces era Yugoslavia, más allá del
telón de acero.
Los investigadores manipula-
ron aquellos animales sin tomar
precauciones especiales. Días
después, varios de ellos co-
menzaron a experimentar fiebre
alta, malestar y dolor de cabe-
za. Cuando pasó más tiempo,
saltaron las alarmas al com-
probarse que se trataba de una
fiebre hemorrágica en la que se
producían diarreas y vómitos
con sangre.
Murieron siete personas y se in-
fectaron un total de 31. Se puso
en cuarentena a los investiga-
dores y se consiguió contener el
brote. Cuando pasó el tiempo,
se comprobó que se trataba de
un nuevo virus y se descubrió
que pertenecía al mismo orden
que el virus del sarampión.
Le dieron el nombre de virus
marburgo, y este se convirtió
en el primer ejemplar de un pe-
ligroso grupo a los que llamaron
Filovirus, por la forma alargada
que presentaban.
Ya en el año 1976, un Filovirus
muy similar al marburgo, apare-
ció en las profundidades de Su-
dán y de la República Democrá-
tica del Congo (RDC).
Parecía estar relacionado con
los murciélagos de la fruta y se
descubrió que también infecta-
ba a los monos que vivían entre
la vegetación.
Le llamaron ébola, por el río del
mismo nombre que estaba por
las proximidades al origen del
brote. Y aquel nuevo virus, mos-
tró ser una de las creaciones
más perversas de la naturaleza,
pues era capaz de matar a casi
nueve de cada diez personas a
las que infectó en RDC y a cinco
de cada diez en Sudán.
En aquella ocasión, infectó a
602 personas y mató a 431. La
historia demostraría que la hu-
manidad no se enfrentaba ante
el peor episodio de la fiebre del
ébola.
Según la OMS, desde el des-
cubrimiento del virus ébola en
1976 y hasta el año 2012 se han
documentado en torno a 1.850
casos de fiebre hemorrágica del
ébola, de los que más de 1.200
han sido mortales. Hasta ahora,
los brotes habían aparecido en
RDC, Sudán, Gabón, Sudáfrica
y Uganda.
El brote más grave de la historia
Pero en el año 2013, el virus
apareció por primera vez en la
historia en África occidental.
El trasiego incesante de la po-
blación, la aparición de la infec-
ción en zonas remotas y de di-
fícil acceso, el desconocimiento
de la población y la debilidad de
los sistemas sanitarios, se con-
virtieron en el caldo de cultivo
ideal para una epidemia que el
CDC calificó como «sin prece-
dentes» y que la ONG Médicos
sin Fronteras consideró que es-
taba fuera de control.
A pesar de los esfuerzos de la
OMS, tardíos en opinión de al-
gunos, y de los países afecta-
dos, hasta el día 5 de octubre se
han registrado 3.431 muertes y
7.470 infecciones.
Tres países (Guinea Conakry,
Liberia y Sierra Leona) sufren
la mayor parte de las víctimas.
Pero también hay enfermos en
Nigeria (20 casos y 8 muertes),
y uno en Senegal.
Y por si fuera poco, apareció un
nuevo brote de ébola en RDC,
en el que de momento se han
registrado 62 casos y 35 muer-
tes. Mientras Estados Unidos y
España hacen frente a los pri-
meros casos en territorio patrio,
en África aún no se ha logrado
contener la dispersión de la en-
fermedad.
Una de las razones es que el
Ébola es causado por un virus,
y no una bacteria. De acuerdo
Derek Gardner, investigador de
la Universidad de Lancaster en
el Reino Unido, en general para
los científicos ha sido más difí-
cil desarrollar tratamientos para
enfermedades virales a compa-
ración con enfermedades bac-
terianas.
Los virus del Ébola, evolucionan
rápidamente, por lo que no se
tiene certeza de que una vacu-
na desarrollada para hoy en día
funcionaría para
combatir brotes fu-
turos.
Debido a que el vi-
rus es tan peligro-
so, el número de
experimentos que
se pueden hacer
son limitados, ya
que los investiga-
dores deben traba-
jar en instalaciones
especiales con un
alto nivel de pre-
cauciones.
Los laboratorios en
donde se pueden
realizar experimen-
tos con el virus del
Ébola requieren de
un nivel de biose-
guridad 4, de los
que existen muy
pocos en el mundo.
¿Cómo se transmite?
Su origen es desconocido pero
se considera que el reservorio
más probable son los murciéla-
gos de la fruta. Lo que sí se ha
determinado es que su transmi-
sión se había producido tras la
manipulación de cadáveres o
ejemplares enfermos de chim-
pancés, gorilas, murciélagos,
monos, antílopes o puercoespi-
nes infectados.
El Ébola no se transmite por el
aire: el contagio entre seres hu-
manos se produce por contac-
to con fluidos corporales, como
la sangre, el sudor o el semen.
Infecta a aquellos que tratan di-
rectamente con los enfermos: a
quienes les cuidan, alimentan e
hidratan.
Por eso, no solo las familias son
vulnerables: el personal sanita-
rio está muy expuesto, ya que
puede no saber que el paciente
está infectado o puede desco-
nocer las medidas de protec-
ción.
Se calcula que cada enfermo
transmite la enfermedad a otras
dos personas. La manipulación
de los cadáveres es un momen-
to de alto riesgo para la propa-
gación.
Este asunto, en culturas cuyos
ritos funerarios se basan en el
amortajamiento de los muertos
personalmente por sus seres
queridos, es uno de los desafíos
para las actividades de sensibi-
lización en las comunidades.
¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico es
complicado si el in-
dividuo ha sido in-
fectado pocos días
antes, ya que los
primeros síntomas
(irritación ocular,
dolor muscular o fie-
bre) son frecuentes
en otras enfermeda-
des comunes, como
la malaria. Sin em-
bargo, si una perso-
na presenta sínto-
mas y hay razones
para creer que po-
dría estar infectada
con Ébola, debe ser
aislada inmediata-
mente y su caso no-
tificado a las autori-
dades sanitarias.
El diagnóstico se confirma me-
diante una prueba PCR-RT (re-
acción en cadena de la polime-
rasa con transcriptasa inversa),
que detecta el virus y los antí-
genos en una muestra de fluido.
¿Cómo se trata?
No existe un tratamiento especí-
fico contra el virus y hasta hace
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12
Revista pisteyo 12

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Rural advertising
Rural advertisingRural advertising
Rural advertising
Dharmik
 
Semiótica de la publicidad
Semiótica de la publicidadSemiótica de la publicidad
Semiótica de la publicidad
equiposemiotica
 
Estrategia publcitaria
Estrategia publcitariaEstrategia publcitaria
Estrategia publcitaria
Blogsite Story
 
PresentacióN Converse
PresentacióN ConversePresentacióN Converse
PresentacióN Converse
vajugada
 
Gestión de imagen corporativa como factor clave
Gestión de imagen corporativa como factor claveGestión de imagen corporativa como factor clave
Gestión de imagen corporativa como factor clave
ximenagaldames
 

Was ist angesagt? (20)

Brief Corona Extra
Brief Corona ExtraBrief Corona Extra
Brief Corona Extra
 
El marketing cultural
El marketing culturalEl marketing cultural
El marketing cultural
 
Rural advertising
Rural advertisingRural advertising
Rural advertising
 
Semiótica de la publicidad
Semiótica de la publicidadSemiótica de la publicidad
Semiótica de la publicidad
 
Posici
PosiciPosici
Posici
 
Estrategia publcitaria
Estrategia publcitariaEstrategia publcitaria
Estrategia publcitaria
 
Introducción a la Publicidad
Introducción a la PublicidadIntroducción a la Publicidad
Introducción a la Publicidad
 
Creatividad y publicidad
Creatividad y publicidadCreatividad y publicidad
Creatividad y publicidad
 
Semiótica de la publicidad
Semiótica de la publicidadSemiótica de la publicidad
Semiótica de la publicidad
 
Briefing Heineken
Briefing HeinekenBriefing Heineken
Briefing Heineken
 
Marco legal que rige la actividad publicitaria en Venezuela
Marco legal que rige la actividad publicitaria en Venezuela Marco legal que rige la actividad publicitaria en Venezuela
Marco legal que rige la actividad publicitaria en Venezuela
 
Publicidad y semántica
Publicidad y semánticaPublicidad y semántica
Publicidad y semántica
 
Pieza publicitaria
Pieza publicitariaPieza publicitaria
Pieza publicitaria
 
Publicidad mítica - Jacques Séguéla
Publicidad mítica - Jacques SéguélaPublicidad mítica - Jacques Séguéla
Publicidad mítica - Jacques Séguéla
 
PresentacióN Converse
PresentacióN ConversePresentacióN Converse
PresentacióN Converse
 
Ambient Advertising
Ambient AdvertisingAmbient Advertising
Ambient Advertising
 
Patrocinio & Mecenazgo en las Relaciones Públicas
Patrocinio & Mecenazgo en las Relaciones Públicas Patrocinio & Mecenazgo en las Relaciones Públicas
Patrocinio & Mecenazgo en las Relaciones Públicas
 
Psicología del Consumo: el Caso de Zapatillas Converse
Psicología del Consumo: el Caso de Zapatillas ConversePsicología del Consumo: el Caso de Zapatillas Converse
Psicología del Consumo: el Caso de Zapatillas Converse
 
Comparación publicitaria entre 7up y Sprite
Comparación publicitaria entre 7up y SpriteComparación publicitaria entre 7up y Sprite
Comparación publicitaria entre 7up y Sprite
 
Gestión de imagen corporativa como factor clave
Gestión de imagen corporativa como factor claveGestión de imagen corporativa como factor clave
Gestión de imagen corporativa como factor clave
 

Ähnlich wie Revista pisteyo 12

La pintura expresionista
La pintura expresionistaLa pintura expresionista
La pintura expresionista
dolyalmu
 
Surrealismo,Abstracción
Surrealismo,AbstracciónSurrealismo,Abstracción
Surrealismo,Abstracción
davidc
 
Abstracción
AbstracciónAbstracción
Abstracción
Muchoarte
 
Abstracción
AbstracciónAbstracción
Abstracción
Muchoarte
 

Ähnlich wie Revista pisteyo 12 (20)

Revista pisteyo 9
Revista pisteyo 9Revista pisteyo 9
Revista pisteyo 9
 
Revista pisteyo 9
Revista pisteyo 9Revista pisteyo 9
Revista pisteyo 9
 
Edad Contemporánea s XIX y XX
Edad Contemporánea s XIX y XXEdad Contemporánea s XIX y XX
Edad Contemporánea s XIX y XX
 
Historia del Arte
Historia del ArteHistoria del Arte
Historia del Arte
 
Conceptos basicos de historia del arte
Conceptos basicos de historia del arteConceptos basicos de historia del arte
Conceptos basicos de historia del arte
 
Introduccion de las artes plásticas y de la historia del arte
Introduccion de las artes plásticas y de la historia del arteIntroduccion de las artes plásticas y de la historia del arte
Introduccion de las artes plásticas y de la historia del arte
 
Corte 1 10% Dibujo (Autoguardado).pdf
Corte 1 10% Dibujo (Autoguardado).pdfCorte 1 10% Dibujo (Autoguardado).pdf
Corte 1 10% Dibujo (Autoguardado).pdf
 
Conceptualismo global
Conceptualismo globalConceptualismo global
Conceptualismo global
 
Capitulo 2. El Giro De La Representacion Surrealista
Capitulo 2. El Giro De La Representacion Surrealista
Capitulo 2. El Giro De La Representacion Surrealista
Capitulo 2. El Giro De La Representacion Surrealista
 
La pintura expresionista
La pintura expresionistaLa pintura expresionista
La pintura expresionista
 
arquitectura expresionista
arquitectura expresionistaarquitectura expresionista
arquitectura expresionista
 
Arte y Estética
Arte y EstéticaArte y Estética
Arte y Estética
 
1. Historia del arte.pptx
1. Historia del arte.pptx1. Historia del arte.pptx
1. Historia del arte.pptx
 
Pintura del Siglo XX
Pintura del Siglo XXPintura del Siglo XX
Pintura del Siglo XX
 
Expresionismo
ExpresionismoExpresionismo
Expresionismo
 
Surrealismo,Abstracción
Surrealismo,AbstracciónSurrealismo,Abstracción
Surrealismo,Abstracción
 
Abstracción
AbstracciónAbstracción
Abstracción
 
Abstracción
AbstracciónAbstracción
Abstracción
 
Arte
ArteArte
Arte
 
El arte contemporaneo nuevo
El arte contemporaneo nuevoEl arte contemporaneo nuevo
El arte contemporaneo nuevo
 

Mehr von Jorge Pablo Garcia

Mehr von Jorge Pablo Garcia (16)

Revista Pisteyo 21.pdf
Revista Pisteyo 21.pdfRevista Pisteyo 21.pdf
Revista Pisteyo 21.pdf
 
Revista Pisteyo 20.pdf
Revista Pisteyo 20.pdfRevista Pisteyo 20.pdf
Revista Pisteyo 20.pdf
 
Revista Pisteyo 19.pdf
Revista Pisteyo 19.pdfRevista Pisteyo 19.pdf
Revista Pisteyo 19.pdf
 
Revista pisteyo18.pdf
Revista pisteyo18.pdfRevista pisteyo18.pdf
Revista pisteyo18.pdf
 
Revista pisteyo 17
Revista pisteyo 17Revista pisteyo 17
Revista pisteyo 17
 
Revista pisteyo 16
Revista pisteyo 16Revista pisteyo 16
Revista pisteyo 16
 
Revista pisteyo 15
Revista pisteyo 15Revista pisteyo 15
Revista pisteyo 15
 
Revista pisteyo 14
Revista pisteyo 14Revista pisteyo 14
Revista pisteyo 14
 
Revista pisteyo 13
Revista pisteyo 13Revista pisteyo 13
Revista pisteyo 13
 
Revista pisteyo 11
Revista pisteyo 11Revista pisteyo 11
Revista pisteyo 11
 
Revista pisteyo 10
Revista pisteyo 10Revista pisteyo 10
Revista pisteyo 10
 
Revista pisteyo 8
Revista pisteyo 8Revista pisteyo 8
Revista pisteyo 8
 
Revista pisteyo 7
Revista pisteyo 7Revista pisteyo 7
Revista pisteyo 7
 
Revista pisteyo 6
Revista pisteyo 6Revista pisteyo 6
Revista pisteyo 6
 
Revista pisteyo 5
Revista pisteyo 5Revista pisteyo 5
Revista pisteyo 5
 
Revista pisteyo 4
Revista pisteyo 4Revista pisteyo 4
Revista pisteyo 4
 

Kürzlich hochgeladen

2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
RigoTito
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxRESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
pvtablets2023
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdfRevista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
Revista Apuntes de Historia. Mayo 2024.pdf
 
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VSOCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
OCTAVO SEGUNDO PERIODO. EMPRENDIEMIENTO VS
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptxRESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2024 - ACTUALIZADA.pptx
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 
Diapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundariaDiapositivas de animales reptiles secundaria
Diapositivas de animales reptiles secundaria
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 4ºESO
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
semana 4 9NO Estudios sociales.pptxnnnn
semana 4  9NO Estudios sociales.pptxnnnnsemana 4  9NO Estudios sociales.pptxnnnn
semana 4 9NO Estudios sociales.pptxnnnn
 
Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024Interpretación de cortes geológicos 2024
Interpretación de cortes geológicos 2024
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 

Revista pisteyo 12

  • 1. PISTEYOPara formar opinion En Portada: Acento en rosa (por Kandinsky) Libros: ORWELL, George Arte V: Art Abstracto Pisteyando: Apofenia Salud: Ebola Personaje: Jonas Mekas Música: Jazz Parte 2 Cine: Cine Experimental Sugerencias Literarias Citas Personaje... Salud Artes Visuales Música Cartón Pistis Cine / Tv Política
  • 2. RP es una revista literaria, editada y amparada por Ediciones Tecnológicas(ET). Su objetivo es ha- cer de cada número un objeto de interés cultural, y resulte una experiencia cultivable. La cual esta apuntalada con notas, observaciones e Imágenes, aumentando el apego y torneando sus temas. En la revista incluye trabajos literarios distinguidos por sus valores culturales, e inéditos, así como temas creativos con las más diversas extensiones inverosímiles del ingenio humano. En su contenido encontraras temas como: Literarios, cine, TV, música, Fotografía, pintura, muralis- mo, arte urbano, arquitectura, dibujo, crítica, opiniones, salud, política, etc.Valiéndonos de cualquier recurso en busca de una sociedad libre y preparada. Ediciones Tecnológicas Revista Pisteyo: Es una publicación Semestral Editor Jefe: Alfonso Gómez Herrera Redacción: Lic Socióloga E: Mariana G. Míreles. Diseño / Maquetación: Kim. Site: https://sites.google.com/site/rpisteyo Red Social Facebook: https://www.facebook.com/pages/Revista-Piste- yo/575773499160668 Distribución por WWW, Periodicidad Semestral. En la revista se ha descollado algunas marcas Mercantiles de los términos descriptivos, siguiendo el estilo que utiliza el fabricante, sin ninguna Intención de infringir la marca o logo y solo en don del propietario. REVISTA PISTEYO Año 5, No.12, Junio 2019, es una Publicación semestral editada por C.Alfonso Gómez Herrera. Delegación Iztapalapa C.P. 09210. www.https://sites.google.com/site/rpisteyo/, rpisteyo@gmail.com. Editor responsable: Lic. Taide M Gómez M. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la revis- ta. En referencias se expresa su fuente Las opiniones expresadas por los autores son in- dependientes y libres, respaldándose en la libertad de Expresión que enmarca a nuestro país. La libre manifestación de las ideas está consagrada en nuestra Carta Magna en los artículos 6º y 7º; (desde el gobierno del Presidente Miguel Alemán Valdés, estableció el 7 de junio de 1951 como el Día de la Libertad de Expresión en México.) Los contenidos publicados en PISTEYO están sujetos a una licencia Reconocimiento-NoComer- cial-SinObraDerivada 2.5 de Creative Commons. En consecuencia, se permite la copia, distribución y comunicación pública de dichos contenidos siempre que se cite el autor del original y la revista R.PISTEYO, pero están expresamente prohibidos los usos comerciales y la utilización de los conteni- dos para la realización de obras derivadas. Este obra está bajo una Licencia Creative Com- mons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México. CONTACTO: rpisteyo@gmail.com
  • 3. AGH E D I T O R I A L Acerca de: EL ARTE ABSTRACTO Las corrientes artísticas son de mucha diversidad, o sea… Los enfoques son distintos. En esta ocasión… hablando estrictamen- te, la palabra abstracto significa apartar o aislar algo de otra cosa. El término se puede sentenciar al arte en el que se basa un objeto, una figura o un paisaje, donde las formas se han simpli- ficado o esquematizado. También se aplica al arte que usa formas, como geométricas o marcas gestuales , que no tienen ninguna fuente en una reali- dad visual externa. Algunos artistas de esta abstracción “puro” tienen términos preferidos como arte concreto o arte no objetivo, pero en la práctica la palabra resumen se usa en todos los ámbitos y la distinción entre los dos no siempre es obvia. Se suele considerar que el arte abstracto tiene una dimensión moral, ya que se puede ver que representa virtudes como el orden, la pureza, la simplicidad y la espiritualidad. Desde los principios del año 1900, el arte abstracto ha moldea- do una corriente central del arte moderno . Los artistas cubistas y fauvistas dependían del mundo visual para su tema, pero abrieron la puerta a enfoques más extre- mos de la abstracción. Los pioneros de la pintura abstracta “puro” fueron Kazimir Malevich y Piet Mondrian desde alrede- dor de 1910-20. . Hay muchas ideas teóricas detrás del arte abstracto. Mientras que algunos han tomado la idea del arte debe ser puramente sobre la creación de hermosos efectos, otros han propuesto que el arte puede o debe ser como la música, en el sentido en que la música es un patrón de sonido, los efectos del arte. Debe ser creado por patrones puros de forma, color y línea. La idea, derivada del antiguo filósofo griego Platón, de que la forma más alta de la belleza no reside en las formas del mundo real sino en la geometría, también se usa en la dis- cusión del arte abstracto, como lo es la idea del arte abstracto, como lo hace. No representa el mundo material, puede verse representando lo espiritual. PLATON -Toma, pues, una línea que esté cortada en dos segmentos desiguales y vuelve a cortar cada uno de los segmentos, el del género visible y el del inteligible, siguiendo la misma proporción. Entonces tendrás, clasificados según la mayor claridad u oscuridad de cada uno: en el mundo visible, un primer segmento, el de las imágenes. Llamo imágenes ante todo a las sombras y, en segundo lugar, a las figuras que se forman en el agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante y a otras cosas semejantes, si es que me entiendes.[...] MOVIMIENTOS RELACIONADOS
  • 4. ICONOGRAFIA 32Arte abstracto El arte abstracto, también llamado arte no objetivo o arte no representativo, pintura, escultura o arte gráfico en el que la representación de las cosas desde el mundo visible no juega ningún papel. Todo el arte consiste en gran parte de elementos que se pueden llamar abstractos: elementos de forma, color, línea, tono y textura. Antes del siglo XX, estos elementos abs- tractos eran empleados por artistas para describir, ilustrar o reproducir el mundo de la naturaleza y de la civilización humana, y la exposición dominaba la función expresiva. Definición: enciclopedia británica
  • 5. Cine Experimental 26 51 14 61 PISTEYANDO CITAS CELEBRES 58 ESPACIO LITERARIO 86 PISTIS CARTON 56 En Portada: Acento en rosa 6 (por Kandinsky) SALUD: Ebola 46 74 ESPACIO POLITICO 82 Apofenia PARTE 2 Jonas Mekas
  • 6. EN PORTADAXsIMBioticO “Acento en rosa” 1926. En 1926, Kandinsky sacó a la luz dos obras maestras, su libro sobre la teoría de la pintura: Punto, línea, Surface, en Italia, publicado por Adelphi y esta obra maestra de la abstracción, Accento in rosa. Esta pintura fue hecha en 1926, mientras Kandinsky enseñaba en la Bauhaus en Dessau. La pintura representa una espe- cie de síntesis y análisis de la pintura abs- tracta. El artista examina los espacios geométri- cos fusionándolos con sus estudios sobre espiritualidad en el arte. Su objetivo prin- cipal es relacionar e inducir a dialogar for- mas geométricas con colores abstractos. Desde aquí, desde este gesto inicial, Kan- dinsky quiere expandir y extender estas reglas, que él mismo enuncia en todas las combinaciones posibles de forma y color, hasta el punto de lograr una gramática completa de formas geométricas. La intención de Kandinsky es mostrar cómo son las figuras geométricas, junto con los colores, símbolos a través de los cuales el hombre puede comprender algo sobre su propia espiritualidad. En la pintura, expuesta en el Museo Na- cional de Arte Moderno, Centro George Pompidou en París, podemos ver cómo el rectángulo, el cuadrado y el círculo se rela- cionan con los colores rojo, azul, amarillo, negro, Azul, verde, rosa y blanco. La pintura “ Accento en rosa “ representa el límite del mundo pictórico de Kandinsky; El lienzo rectangular es el borde exterior, pero dentro de la imagen hay varias reali- dades pictóricas: un cuadrilátero amarillo y un cuadrado oscuro.
  • 7. Círculos de diferentes y diferen- tes tamaños se mueven, flotan dentro de estos espacios. Algu- nos se reúnen en la plaza, otros se mueven en el cuadrilátero y alguien llega al extremo de to- car los bordes del lienzo. Son todas figuras simbólicas. Sin embargo, los círculos repre- sentan un punto de referencia fundamental y conceptual para el artista. Son móviles e imper- meables a la dureza del cua- drado y del cuadrilátero y repre- sentan claramente un punto de contacto entre el exterior y el in- terior. Su movilidad representa fuerza y energía, mientras que los colores sombreados que los rodean representan los cuerpos astrales. Kandinsky, en esos años se en- frentaba a profundos estudios sobre la Teosofía, una discipli- na filosófica creada por Rudolf Steiner. La teoría de los cuerpos astrales nace de estos estudios, y está claro que los círculos re- presentan la espiritualidad de los individuos, por lo que los co- lores primarios definen los esta- dos de la mente. Título Acento en Rosa AÑO 1926 Tipo Lámina montada en tabla Tamaño: 71.1x91.4 cms. Artista: Wassily Kandins- ky El impresionista Claude Monet, fue el artista que cambió el des- tino de Kandinsky. En 1895 Kandinsky visitó en Moscú la exposición de impre- sionistas franceses y su sorpre- sa y conmoción ante el cuadro de Monet “El almiar de heno” quedó grabada en sus propias palabras: “Y de pronto, por pri- mera vez, vi un cuadro. Leí en el catálogo que se trata- ba de un montón de heno, pero no podía reconocerlo (…). Me di cuenta de que faltaba el objeto del cuadro (…). Lo que tenía perfectamente presente era la insospechada y hasta entonces oculta fuerza de la paleta”. Debido a la admiración que sen- tía por Monet, las primeras pin- turas de Kandinsky tienen una gran influencia del fauvismo, el impresionismo y el puntillismo. Su arte fue confiscado por los nazis y etiquetado como dege- nerado. El régimen nazi confiscó su arte y en el año 1937 organizó “Arte Degenerado”, una exposición del gobierno alemán, cuyo obje- tivo era describir todo arte mo- derno y prohibirlo en favor de lo que los nazis denominaban “arte heroico”. Tres obras de Kandinsky fueron confiscadas, exhibidas en el es- pacio, y posteriormente destrui- das. Se estima que cerca de 100 óleos y 300 acuarelas fueron destruidos por los nazis. Kandinsky y su gato Vaska. «Todo se volvía claro… la descripción de los objetos perdía todo sentido… En el cuadro sólo quedaban los colores: un abismo se abría a mis pies» Esta frase fue pronunciada por Kandinsky en 1908, dos años antes – aunque para algunos cinco, pues hay bastante contro- versia sobre la fecha en la que fue pintada esta acuarela- de que crease uno de los cuadros más relevantes de su corpus de obra y del arte del s. XX. Se trata de la imagen que os presento a continuación, un pe- queño dibujo que en los escritos de Kandinsky aparece cataloga- do como primera acuarela abs- tracta.
  • 8. Primera acuarela abstracta, 1910 ¿Qué es lo vemos? ¿Cómo lo describiríamos? Obviamente, si el patrón que pretendemos reconocer son figuras, objetos, o personas pintadas con más o menos destreza en el cuadro, no encontraremos nada. Kan- dinsky desde hacía años no te- nía interés en definir objetos. El arte abstracto se negará a pintar la realidad Existente para concentrar la fuerza Expresiva de la obra En sus aspectos cromáticos, Formales o estructurales. Kandinsky estudió las sensa- ciones y los efectos que colo- res, líneas, y todos los elemen- tos de la imagen producen en la psicología humana. Estas son algunas de las re- laciones que estableció entre color y emoción: •amarillo: calidez, emoción y feli- cidad; •azul: la paz y lo sobrenatural. •verde: salud y la naturaleza •blanco: la claridad, la armonía, la pureza. •negro: la oscuridad, desconocido, el silencio eterno. Frente al blanco que permite el negro es un color que niega. •rojo: alegría, la confianza y la vida misma •marrón: es el rojo mezclado con el negro y un color que preludia tensión. •naranja: ese mismo rojo mezclado con amarillo produce un color cálido y agradable.
  • 9. W assily Kandinsky, En ruso: Vasily Vasilyevich Kandinsky, (nacido el 4 de diciembre (Moscú, 4 de di- ciembre jul. / 16 de diciembre de 1866greg.-Neuilly-sur-Seine, 13 de diciembre de 1944), artista nacido en Rusia, uno de Los pri- meros creadores de la abstrac- ción pura en la pintura moderna. Después de exitosas exposi- ciones de vanguardia, fundó el influyente grupo de Munich Der Blaue Reiter (“The Blue Rider”; 1911–14) y comenzó a pintar de forma completamente abstrac- ta. Sus formas evolucionaron de fluidas y orgánicas a geométri- cas y, finalmente, a pictográfi- cas (Eje. Tempered Élan, 1944). La madre de Kandinsky era una moscovita, una de sus bisabue- las, una princesa de Mongolia, y su padre, nativo de Kyakhta, una ciudad siberiana cerca de la frontera china; El niño creció así con un patrimonio cultural que era en parte europeo y en parte asiático. Su familia era gentil, acomo- dada y aficionada a los viajes; siendo aún un niño, se familiari- zó con Venecia, Roma, Floren- cia, el Cáucaso y la Península de Crimea. En Odessa, donde sus padres se establecieron en 1871, com- pletó su educación secundaria y se convirtió en un actor aficiona- do al piano y al violonchelo. También se convirtió en un pintor aficionado, y más tarde recordó, como una especie de primer im- pulso hacia la abstracción, una convicción adolescente de que cada color tenía una vida miste- riosa propia. En 1886 comenzó a estudiar de- recho y economía en la Univer- sidad de Moscú, pero continuó teniendo sentimientos inusuales sobre el color al contemplar la arquitectura vívida de la ciudad y sus colecciones de iconos; en este último, dijo una vez, se po- dían encontrar las raíces de su propio arte. En 1889, la universidad lo envió en una misión etnográfica a la provincia de Vologda, en el nor- te boscoso, y regresó con un interés duradero en los estilos a menudo descabellados y no realistas de la pintura popular rusa. Durante ese mismo año, des- cubrió los Rembrandt en el Her- mitage de San Petersburgo, y continuó su educación visual con un viaje a París. Siguió su carrera académica y en 1893 se le otorgó el título de doctorado. Para entonces, según sus re- cuerdos, había perdido gran parte de su entusiasmo inicial por las ciencias sociales. Sin embargo, sintió que el arte era “un lujo prohibido a un ruso”. Finalmente, después de un período de enseñanza en la universidad, aceptó un pues- to como director de la sección fotográfica de una imprenta de Moscú. En 1896, cuando se acercaba a su cumpleaños número 30, se vio obligado a elegir entre sus posibles futuros, ya que se le ofreció una cátedra de juris- prudencia en la Universidad de Dorpat (más tarde llamada Tar- tu), en Estonia, que luego se so- metió a la rusificación. En lo que él llamó un estado de ánimo “ahora o nunca”, rechazó la oferta y tomó el tren para Ale- mania con la intención de con- vertirse en pintor. Periodo De Munich Ya tenía el aire de autoridad que contribuiría a su éxito como maestro en los últimos años. Era alto, de postura grande, impe- cablemente vestido y equipado con lentes; tenía la costumbre de mantener la cabeza alta y parecer mirar hacia el universo. Se parecía, según sus conoci- dos, a una mezcla de diplomáti- co, científico y príncipe mongol. Pero por el momento era sim- plemente un estudiante de arte promedio, y se matriculó como tal en una escuela privada en Munich dirigida por Anton Azbé. Dos años de estudio bajo Azbé fueron seguidos por un año de trabajo solo y luego por la ins- cripción en la Academia de Mu- nich en la clase de Franz von Stuck. Kandinsky salió de la academia con un diploma en 1900 y, du- rante los próximos años, logró un éxito moderado como artista profesional competente en con- tacto con las tendencias moder- nas. Partiendo de una base en el realismo del siglo XIX, fue in- fluenciado por el impresionis-
  • 10. mo, por las líneas de latigazo y los efectos decorativos del Art Nouveau (llamado Jugendstil en Alemania), por la técnica del punto del neoimpresionismo (o puntillismo) y por el fuerte, color poco realista del expresionismo centroeuropeo y del fauvismo francés. A menudo reveló que no había olvidado los íconos de Moscú y el arte popular. De Vologda; a veces se entre- gaba a patrones de violentos tonos que habrían deleitado a sus ancestros asiáticos. Expuso con los grupos de vanguardia y en los grandes espectáculos no académicos que habían surgido en toda Europa, con el Munich El grupo Phalanx (del cual asu- mió la presidencia en 1902), con el grupo Berlín Sezession, en el Salón d’Automne de París y el Salón des Indépendants, y con el grupo de Dresden que se lla- maba Die Brücke (“El Puente”). En 1903, en Moscú, tuvo su pri- mera exposición individual, se- guida al año siguiente por otras dos en Polonia. Entre 1903 y 1908 viajó extensamente, desde Holanda hasta el sur de Túnez y de París a Rusia , haciendo paradas de varios meses cada uno en Kairouan (Túnez), Rapa- llo (Italia), Dresde, el suburbio parisino de Sèvres, y berlin. En 1909 Kandinsky y el pintor alemán. Gabriele Münter, quien había sido su amante desde 1902, adquirió una casa en la pequeña ciudad de Murnau, en el sur de Baviera. Trabajan- do parte del tiempo en Murnau y parte del tiempo en Munich, comenzó el proceso que llevó a la aparición de su primer estilo sorprendentemente personal y, finalmente, al avance histórico en la pintura puramente abs- tracta. Poco a poco, las muchas influencias que había sufrido se unieron. Su impulso para eliminar el tema por completo no fue, como se debe notar, meramente o in- cluso principalmente por su es- trictamente estético. Nadie po- dría haber sido menos adicto al esteta, menos adicto al “arte por el arte”, que Kandinsky. Además, no era el tipo de pin- tor nacido que podía disfrutar de las propiedades físicas del acei- te y el pigmento sin importar lo que significaban. Quería un tipo de pintura en la que los colores, las líneas y las formas, liberados del negocio distraído de representar objetos reconocibles, pudieran evolu- cionar hacia un “lenguaje” visual capaz, como lo era, para él, el “lenguaje” abstracto de la mú- sica, de Expresando ideas ge- nerales y evocando emociones profundas. El proyecto no era, por supues- to, completamente nuevo. Las analogías entre pintura y música habían sido comunes durante mucho tiempo; muchos pensa- dores habían intentado codifi- car la supuesta expresividad de colores, líneas y formas; y más de un boceto bastante antiguo podría competir por el honor de ser llamado el primer cua- dro abstracto Además, en estos años justo antes de la Primera Guerra Mundial, Kandinsky no estaba solo de ninguna manera en su ataque al arte figurativo. Para 1909, los cubistas estaban desarrollando visiones de las realidades intelectualizadas y fragmentadas que desconcerta- ban al espectador ordinario. Entre 1910 y 1914, la lista de artistas abstractos pioneros in- cluía muchos pintores finos. Un examen estricto de obras y fe- chas puede mostrar, por lo tan- to, que Kandinsky no merece ser llamado, como a menudo lo es, el “fundador” de la pintura no figurativa; Al menos no puede ser llamado el único fundador. Pero, cuando se concede este punto histórico, sigue siendo un pionero de la primera importan- cia. La afirmación ampliamente aceptada de Kandinsky de la prioridad histórica se basa prin- cipalmente en una obra sin títu- lo de 1910 y comúnmente co- nocida como Primera acuarela abstracta. Sin embargo, sobre la base de la investigación realizada en la década de 1950, este trabajo puede fecharse un poco más tarde y puede considerarse un estudio para el 1913 Composi- ción VII; y, en cualquier caso, debe considerarse simplemente un incidente, entre muchos para los cuales no se ha conservado la evidencia, en la ruta de Kan- dinsky. En Blue Mountain (1908) la evolución hacia la no represen- tación ya está claramente en curso; Las formas son esque- máticas, los colores no natura- listas y el efecto general de un paisaje de ensueño.
  • 11.
  • 12. En Landscape with Steeple (1909) tendencias similares son evidentes, junto con el comien- zo de lo que podría llamarse una explosión en la composición. Para 1910 La improvisación XIV ya es, como lo sugiere su título musical, prácticamente abstrac- to; con el 1911 Rodeado, defini- tivamente se ha desarrollado un tipo de pintura que, aunque no solo de decoración, no tiene un punto de partida discernible en la representación de objetos re- conocibles. Después de eso vienen obras tan importantes como Con el Arco Negro ,Líneas negras , y otoño ; En tales imágenes, rea- lizadas entre 1912 y 1914 en un estilo dramático, dramático y cortante que anticipa el expre- sionismo abstracto de Nueva York de la década de 1950, la mayoría de los historiadores del arte ven la cima del logro del ar- tista. Kandinsky fue un animador activo del movimiento de van- guardia en Munich, ayudando a fundar en 1909 la Asociación de Nuevos Artistas (Neue Künstler- vereinigung). Tras un desacuerdo dentro de este grupo, él y el pintor alemán Franz Marc fundó en 1911 un grupo rival organizado de ma- nera informal, que tomó el nom- bre de Der Blaue Reiter (“The Blue Rider”), del título de una de las imágenes de Kandinsky de 1903. Intermedio ruso Cuando se declaró la Primera Guerra Mundial en 1914, Kan- dinsky rompió su relación con Gabriele Münter y regresó a Ru- sia a través de Suiza, Italia y los Balcanes. Un matrimonio temprano con un primo se había disuelto en 1910 después de un largo período de separación, y en 1917 se casó con una mujer de Moscú, Nina Andreevskaya, a quien había conocido el año anterior. Aunque tenía más de 50 años y su novia era muchos años más joven, el matrimonio resultó ser extremadamente exitoso, y se estableció en Moscú con la in- tención de reintegrarse a la vida rusa. Su intención fue alentada por los nuevos soviéticos. Gobier- no, que al principio se mostró ansioso por ganarse el favor y los servicios de los artistas de vanguardia. En 1918 se convirtió en profesor de la Academia de Bellas Artes de Moscú y miembro de la sec- ción de artes del Comisariado Popular de Instrucción Pública. Su autobiográfico Rückblicke (“Retrospect”) fue traducido al ruso y publicado por las autori- dades municipales de Moscú. En 1919 creó El Instituto de Cultura Artística, se convirtió en director del Museo de Cultura Pictórica de Moscú , y ayudó a organizar 22 museos en toda la Unión Soviética . En 1920 fue nombrado profesor en la Universidad de Moscú y fue honrado con una exposición individual organizada por el es- tado. En 1921 fundó la Academia rusa de ciencias artísticas. Pero para entonces, el gobierno soviético estaba pasando del arte de van- guardia al realismo social, y así, a fin de año, él y su esposa sa- lieron de Moscú a Berlín. A pesar de la guerra, la Revolu- ción rusa y los deberes oficiales, había encontrado tiempo para pintar durante este inetrmedio ruso e incluso para comenzar una transformación bastante drástica de su arte. Mientras que en su obra de Mú- nich hasta 1914 todavía se pue- den encontrar alusiones oca- sionales al paisaje, los lienzos y las acuarelas de sus años en Moscú muestran la determina- ción de ser completamente abs- tractos. También muestran una tenden- cia creciente a abandonar el es- tilo anterior, espontáneo, lírico y orgánico en favor de un enfoque más deliberado, racional y cons- tructivo. El cambio es evidente en imágenes como White Line y Blue Segment. En Bauhaus Para estas fechas Kandinsky te- nía una reputación internacional como pintor. Sin embargo, siempre había es- tado interesado en la enseñan- za, primero como profesor de derecho y economía poco des- pués de obtener su título uni- versitario, luego como maestro de una escuela de pintura que había organizado en Munich y,
  • 13. más recientemente, como pro- fesor en la Universidad de Mos- cú. Parece que no dudó, por lo tan- to, cuando a principios de 1922 se le ofreció un puesto de profe- sor en Weimar en el ya famoso Bauhaus de la escuela de arqui- tectura y arte aplicado. Al principio, sus funciones es- taban un poco alejadas de su actividad personal, ya que a la Bauhaus no le preocupaba la formación de “pintores” en el sentido tradicional de la palabra. Dio una conferencia sobre los elementos de la forma, dio un curso de color y dirigió el taller de murales. No fue hasta 1925, cuando la escuela se mudó de Weimar a Dessau, tuvo una cla- se de pintura “libre” no aplicada. Sin embargo, a pesar de la na- turaleza algo rutinario de su tra- bajo, parece haber encontrado la vida en el Bauhaus gratifican- te y agradable. El clima fue uno de investiga- ción y artesanía combinadas con una cierta cantidad de pu- ritanismo estético; Era clásico, para usar el término de manera bastante relajada, en compara- ción con el cálido romanticismo de sus días anteriores a 1914 en Munich. Kandinsky respondió a este cli- ma al continuar evolucionando en la dirección general de la abstracción geométrica, pero con un dinamismo y un gusto por el espacio pictórico lleno de detalles que recuerdan su técni- ca anterior de gesto de barrido. Que Kandinsky estaba muy in- teresado en la teoría durante estos años es evidente a partir de su publicación en 1926 de su segundo tratado importan- te, Punkt und Linie zu Fläche (“Punto y línea al plano”). En su primer tratado, Con res- pecto a lo espiritual en el arte, había enfatizado en particular la supuesta expresividad delos co- lores, comparando el amarillo, por ejemplo, con el sonido agre- sivo, supuestamente terrenal de una trompeta, y comparando el azul con el sonido supuesta- mente celestial del órgano de tubos. Ahora, con el mismo espíritu, analizó los supuestos efectos de los elementos abstractos del dibujo, interpretando una línea horizontal, por ejemplo, como fría y una línea vertical como caliente. En Paris Aunque había sido ciudadano alemán desde 1928, emigró a París cuando, en 1933, los na- zis obligaron a los Bauhaus a cerrar. El último, y uno de los mejores, de sus cuadros alema- nes es el sobrio. Desarrollo en Brown; su título probablemente alude a las tro- pas de asalto de cuello marrón nazis, que consideraban su arte abstracto como “degenerado”. Vivió durante los 11 años res- tantes de su vida en un aparta- mento en el suburbio parisino de Neuilly-sur-Seine, convirtién- dose en un naturalista. Ciuda- dano francés en 1939. Durante este período final, su pintura, que comenzó a llamar “concreto” en lugar de “abstrac- ta”, se convirtió en cierta medi- da en una síntesis de la manera orgánica del período de Múnich y la forma geométrica del perío- do de la Bauhaus. El lenguaje visual al que había estado apuntando desde al me- nos 1910 se convirtió en colec- ciones de signos que parecían mensajes casi descifrables es- critos en pictografías y jeroglí- ficos; muchos de los signos se asemejan a larvas acuáticas, y de vez en cuando hay una mano figurativa o un rostro hu- mano lunar. Las obras típicas son Violeta dominante, Curva dominante, Quince, Moderación y Élan tem- plado. La producción de tales obras estuvo acompañada por la re- dacción de ensayos en los que el artista destacó el supuesto fracaso del positivismo científico moderno y la necesidad de per- cibir lo que denominó “el carác- ter simbólico de las sustancias físicas”. Kandinsky murió en 1944. Su influencia en el arte del siglo XX, a menudo filtrada a través del trabajo de pintores más ac- cesibles, fue profunda.
  • 14.
  • 15. George Orwell Desideré Eric Arthur Blair Considerado como el segundo mejor escri- tor británico y uno de los más influyentes en la literatura del siglo XX, Es sin duda un referente, un elegido, una mente pudiente, George Orwell, (25 de junio de 1903 - 21 de enero de 1950) ha sido uno de los escri- tores más influyentes y reflexi- vos del siglo XX. Sin ser muy prolifero en la can- tidad de sus libros, han creado una intensa crítica literaria y política. Orwell era un socia- lista, pero al mismo tiempo, no encajaba en ninguna ideología limpia. Es mejor conocido por sus no- velas “1984” y “La Rebelión en la granja”, que advierten sobre los peligros de un estado tota- litario. Completados justo des- pués de la Segunda Gue- rra Mundial, tocaron un acorde debido a los temo- res contemporáneos sobre la creciente influencia del control estatal. Fue ante todo un escritor político, pero para Orwell, su objetivo no era promo- ver cierto punto de vista, sino llegar a la verdad; ex- poniendo la hipocresía y la injusticia que prevalecen en la sociedad. - Realizó todo tipo de tra- bajos para sobrevivir, vivió durante varios años en la po- breza y llegó incluso a estar en la indigencia durante una temporada.
  • 16. Eric Arthur Blair, su nombre de pila, nació el 25 de junio de 1903 en Motihari, Bengala, siendo el tercer hijo del matrimonio entre Ida Mabel née Limouzin (1875– 1943) y Richard Walmesley Blair (1857–1938). Su padre era un agente del Ser- vicio Civil Indio bajo la ley de la Corona Británica en India, por lo que lo veía en raras ocasiones y no pudo compartir con él mucho tiempo, hasta que en 1912 se retiró de dicho trabajo. Poco después, ganó una beca para entrar a una de las más costosas escuelas públicas de Inglaterra, el Colegio Eton, al cual asistió de 1917 a 1921. Ahí conoció al escritor Aldous Hu- xley (1894-1963), quien fue su profesor de francés. Poco después de su nacimien- to, fue llevado por su madre a Oxfordshire, Inglaterra. Su fami- lia era económicamente necesi- tada, pero una familia aspirante de clase media. Orwell lo describió como “clase media-baja-alta”, un reflejo de la importancia que sintió para el inglés asociado a las etiquetas de clase. Como su familia no podía pagar las cuotas de una escuela públi- ca adecuada, fue educado en St Cyprian en Eastbourne, que sir- vió como un obstáculo prelimi- nar para obtener una beca para escuelas públicas como Eton. En un ensayo posterior, “Tales, Such are the Joys”, criticó su tiempo cuando St Cyprian notó lo difícil que era ser feliz en un entorno tan mezquino. A los 14 años, pudo mudarse a Eton, donde tenía mejores recuerdos debido a la mayor estimulación intelectual. Sin embargo, la conciencia de ser mucho más pobre que muchos de sus amigos de la escuela se mantuvo. Dejó a Eton con valores firme- mente sostenidos de “clase media” pero al mismo tiempo una sensación de incomodidad con su posición social. Después de la escuela, no pudo pagar la universidad y, a falta de una mejor opción, Orwell aceptó un trabajo en la administración pública birma- na. Fue aquí en Birmania, que Orwell comenzaría a afirmar su independencia de su edu- cación privilegiada. De manera reveladora, más tarde, Orwe- ll contó cómo se encontraba alentando a la población local y despreciando la ideología im- perial que representaba. Él renunció a su cargo en 1927. En un ensayo, Shooting the Elephant, él describe sus sentimientos sobre Birmania: “Teóricamente y en secreto, por supuesto, siempre fui por los birmanos y todos contra los opresores, los británicos. En cuanto al trabajo que es- taba haciendo, lo odiaba más amargamente de lo que quizás pueda dejar claro” Eric Blair con la madre, 1903 La familia de Eric Blair 1916 George Orwell y su hijo - En su novela “1984” inventa el concepto de “Gran Herma- no”
  • 17. Estaba en la naturaleza de George Orwell tratar de ver una situación desde el punto de vis- ta de otras personas. No estaba contento de aceptar la sabiduría social convencio- nal. De hecho, comenzó a despre- ciar tanto su educación de clase media que decidió pasar el tiem- po como un vagabundo. Quería experimentar la vida desde la vista del canal. Sus vívidas experiencias están grabadas en su libro “ Down and out in Paris and London” (Sin blanca en París y Londres). Orwell ya no podría ser descrito como un “socialista de Cham- pagne”; al vivir con los más po- bres y desfavorecido, obtuvo una visión única del funciona- miento práctico de las ideas de la clase trabajadora y la política de la clase trabajadora El camino a Wigan Pier En medio de la gran depresión, Orwell emprendió otra expe- riencia viajando a Wigan; una ciudad industrial en Lancashire que experimenta todos los efec- tos del desempleo masivo y la pobreza. Orwell admitió libremente cómo, cuando era niño, fue educado para despreciar a la clase tra- bajadora. Él cuenta vívidamente cómo estaba obsesionado con la idea de que las clases traba- jadoras olían: “A la distancia... podría agonizar por sus sufrimientos, pero aun así los odiaba y los despreciaba cuando me acercaba a ellos”. El camino a Wigan Pier ofrecía una visión penetrante del esta- do de las clases trabajadoras. También era un derecho de paso para Orwell vivir entre las personas que una vez, desde lejos, había despreciado. El Camino a Wigan Pier inevita- blemente tenía un mensaje po- lítico, pero característicamente de Orwell, no era del todo agra- dable para la izquierda. Por ejemplo, fue menos que ha- lagador hacia el partido comu- nista. Esto fue a pesar del libro promovido por una organización mayoritariamente comunista: el club The Left Book. La guerra civil española. Fue en la lucha en la guerra ci- vil española que Orwell llegó a despreciar realmente las in- fluencias comunistas. En 1936, Orwell se ofreció como voluntario para luchar por la Re- pública Española, que estaba luchando contra las fuerzas fas- cistas del general Franco. Fue un conflicto que polarizó a las naciones. Para la izquierda, la guerra era un símbolo de una verdadera revolución socialista, basada en los principios de igualdad y libertad. Fue por estos ideales que mu- chos voluntarios internaciona- les, de todo el mundo, fueron a España para luchar en nombre de la República. Orwell se en- contró en el corazón de la revo- lución socialista en Barcelona. Fue asignado a un partido anar- quista - trotskista – POUM. Más que la mayoría de los otros par- tidos de izquierda, creían en el ideal de una verdadera revolu- ción marxista. A los miembros del POUM, la guerra no se trataba solo de lu- char contra la amenaza fascista sino también de entregar una revolución socialista para las clases trabajadoras. En su libro, Homenaje a Catalu- ña” Orwell escribe sobre sus ex- periencias; señala la ineficiencia con la que los españoles com- batieron incluso las guerras. Estaba entusiasmado con el fer- vor revolucionario de algunos de los miembros de su partido; sin embargo, una de las impresio- nes principales fue su percibida traición a la República por parte del partido comunista respalda- do por los estalinistas. Sin darse cuenta, se vio en- vuelto en una guerra civil entre la izquierda, cuando el Partido Comunista respaldado por la Unión Soviética se volvió contra las facciones trotskistas como POUM. Al final, Orwell escapó y salvo su vida, después de recibir un disparo en la garganta. Pudo regresar a Inglaterra, pero ha- bía aprendido de primera mano cómo las revoluciones podían ser fácilmente traicionadas; Ideas que luego darían forma a su obra seminal “ Granja de ani- males”.
  • 18. Durante la Segunda Guerra Mundial, Orwell fue declarado no apto para el servicio activo. Apoyó activamente el esfuerzo de guerra desde el principio. (No esperó a que la Unión So- viética ingresara como algunos comunistas). También comenzó a escribir para la revista de izquierda ‘The Tribune’, que estaba asociada con la izquierda del Partido La- borista. Orwell fue nombrado editor y se mostró entusiasta al apoyar al gobierno laborista radical de 1945, que implementó un servi- cio nacional de salud, un estado de bienestar y la nacionalización de las principales industrias. Sin embargo, Orwell no solo es- taba centrado en la política, sino que se interesó activamente en la vida de la clase trabajadora y la cultura inglesa. Sus ensayos breves investiga- ron aspectos de la vida en in- glés, desde el pescado y las pa- pas fritas hasta las once reglas para preparar una buena taza de té. Orwell se describió a sí mismo como un humanista secular y podría ser crítico de la religión organizada en sus escritos. Sin embargo, le gustaban los aspectos sociales y culturales de la Iglesia de Inglaterra y asis- tía a los servicios de forma inter- mitente. Se casó con Eileen O’Shaugh- nessy en 1936 y en 1944, adop- taron a un niño de tres sema- nas, Richard Horatio. Orwell se sintió devastado cuando Eileen murió y trató de volver a casar- se, buscando una madre para su hijo pequeño. Pidió a varias mujeres por su mano en matrimonio, y Sonia Branwell acepto en 1949, a pe- sar de que su salud cada vez era más pobre de Orwell. Orwe- ll era un gran fumador y esto afectó sus pulmones causando problemas bronquiales. En los últimos años de su vida, se mudó a una granja remota en la isla escocesa de Jura para concentrarse en sus escritos. Las dos grandes novelas de Orwell fueron “ Rebelión en la granja “ y “ 1984”. Rebelión en la granja es una simple alego- ría de revoluciones que salen mal, basada principalmente en la revolución rusa. 1984 es una pesadilla distópica* sobre los peligros de un estado totalitario que gana el control total sobre sus ciudadanos. Muerte: GEORGE ORWELL: tenía una apariencia demacra- da probablemente por su adic- ción al cigarro. De niño padeció enfermedades respiratorias y desarrolló bronquiectasia, ca- racterizada por los bronquios permanentemente dilatados y ataques de tos. En 1938, tosió con sangre, por lo que inmediatamente fue a un hospital donde se le diagnosticó tuberculosis. Orwell pasó los últimos tres años de su vida entre hospita- les. Finalmente fallece el 21 de enero de 1950 de tuberculosis. Su amigo David Astor ayudó en su entierro. Sus restos descansan en Sut- ton Courtenay, Oxfordshire. *Distopía es el término opuesto a utopía. Como tal, designa un tipo de mundo ima- ginario, recreado en la literatura o el cine, que se considera indeseable. La palabra distopía se forma con las raíces griegas δυσ (dys), que significa ‘malo’, y τόπος (tó- pos), que puede traducirse como ‘lugar’. - Adoptó el pseudónimo de George Orwell en 1933 para poder introducir da- tos autobiográficos en sus novelas con mayor tranquilidad, para que lo que en ellas contaba no afectara a sus padres. - Permaneció un tiempo en España por motivos militares y políticos durante la Guerra Civil. Aquí estuvo a punto de morir en dos ocasiones. Participó tam- bién de forma activa en la Segunda Gue- rra Mundial. http://www.k-1.com/Orwell/site/about/pictures.html Homenaje a Cataluña
  • 19. HORA DE LEER HORA DE LEER O rwell es uno de los más importantes escritores en lengua inglesa del siglo XX. Ejerció de periodista (reportero para medios como el Tribune o el Ob- server) y de crítico literario. Como escritor destaca por sus estupendos ensayos, además de por sus no velas más críticas, muy comprometidas política y socialmente.
  • 20. 1984 En el año 1984 Londres es una ciudad lúgubre en la que la Policía del Pensamiento controla de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Winston Smith es un peón de este engranaje perverso y su cometido es reescribir la historia para adaptarla a lo que el Partido considera la versión oficial de los hechos. Hasta que decide replantearse la verdad del sistema que los gobierna y somete. «No creo que la sociedad que he descrito en 1984nece- sariamente llegue a ser una realidad, pero sí creo que puede llegar a existir algo parecido», escribía Orwell después de publicar su novela. Corría el año 1948, y la realidad se ha encargado de convertir esa pieza -entonces de ciencia ficción- en un manifiesto de la realidad. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de los años treinta y cua- renta del pasado siglo XX Rebelión en la granja Un rotundo alegato a favor de la libertad y en contra del totalitarismo que se ha convertido en un clásico de la literatura del siglo XX. Esta sátira de la Revolución rusa y el triunfo del estali- nismo, escrita en 1945, se ha convertido por derechos propio en un hito de la cultura contemporánea y en uno de los libros más mordaces de todos los tiempos. Ante el auge de los animales de la Granja Solariega, pronto detectamos las semillas de totalitarismo en una organi- zación aparentemente ideal; y en nuestros líderes más carismáticos, la sombra de los opresores más crueles. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de los años treinta y cuarenta del pasado siglo XX. Sin embargo, es más conocido por sus dos novelas crí- ticas con el totalitarismo y publicadas después de la Se- gunda Guerra Mundial.
  • 21. Que no muera la aspidistra Escrita con su mejor vena satírica, George Orwell nos cuen- ta en esta novela la historia de Gordon Comstock, un poeta frustrado que un buen día decide combatir el tentador poder del dinero viviendo en las más míseras condiciones. Gordon Comstock es un poeta frustrado dispuesto a llevar sus ideales hasta las últimas consecuencias. Rechaza un lucrativo trabajo como publicista para aceptar un humilde puesto en una destartalada librería de Londres que apenas le da para comer. Eso sí, le permite ser fiel a sus principios. Su firme determi- nación es alejarse de la seguridad simbolizada por la flor de la aspidistra, presente en todas las ventanas de los hogares de clase media británicos y emblema de una existencia des- ahogada. Gordon prefiere pasar las noches temblando de frío en su habitación alquilada mientras intenta escribir, ensimismado en su sueño de noble pobreza. Pero la exclusión y la mar- ginación acabarán por darle una importante lección de vida: «Los principios están muy bien, siempre que no haya que ponerlos en práctica.» La hija del clérigo La hija del clérigo es una de las novelas menos conoci- das de George Orwell, pero sin duda una de las mejores y más experimentales. Ambientada en la década de los años treinta, cuenta la dura vida de la hija de un clérigo, maltratada y condena- da a ser una criada hasta que un brusco cambio la lleva- rá inesperadamente a Londres, donde vivirá una vida to- talmente distinta, exiliada incluso de su propia memoria. Retrato de la Inglaterra de la gran depresión, esta novela es una de las obras esenciales del realismo inglés de principios del siglo XX. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de los años treinta y cuarenta del pasado siglo XX. Sin embargo, es más conocido por sus dos no- velas críticas con el totalitarismo y publicadas después de la Segunda Guerra Mundial.
  • 22. Homenaje a Cataluña Sin duda uno de los libros más importantes del siglo XX. Una obra clave sobre la guerra civil española por uno de los principales escritores de la época y testigo del episo- dio. Homenaje a Cataluña es un libro admirado por autores de toda época y condición, desde Connolly o Trilling has- ta Javier Cercas, Antony Beevor o Mario Vargas Llosa, que llegó en los años sesenta a Barcelona con esta obra bajo el brazo. Un texto clave sobre la guerra de España, que sirvió de ensayo general a la Segunda Guerra Mundial, y que re- coge la experiencia personal de George Orwell. El autor británico llegó en diciembre de 1936 a una Barcelona en plena efervescencia revolucionaria y en menos de un año tuvo que huir de la implacable maquinaria soviética por haber formado parte de las milicias del POUM. La honestidad y el coraje con el que Orwell narra lo que vivió le convierten en el escritor moral por excelencia. Los días de Birmania Una novela de intrigas en la Birmania británica de la mano de un grande de las letras inglesas. El protagonista de Los días de Birmania, el señor Flory, es el representante de una empresa maderera relegado a una remota provincia. Su apertura de miras hacia los nativos lo acerca al doctor Veraswami, quien tras caer en desgracia ante U Po Kyin, el poderoso y corrupto subma- gistrado local, necesita su patrocinio para formar parte del club social de Kyauktada, hasta ahora un reducto de los blancos. Por otra parte, la llegada de Elizabeth Lackersteen, una joven encantadora y caprichosa, provocará casi literal- mente un terremoto en la pequeña comunidad. George Orwell nació en la India en 1903, pero con solo un año de edad se trasladó con su madre y sus hermanos a Ingla- terra. No volvió al continente asiático hasta cumplir los diecinueve años, para formar parte de la policía colonial de Birmania. Esta novela -la primera del genial escritor- es el fruto de aquellos años.
  • 23. Recuerdos de la guerra de España Un documento de enorme valor histórico y literario en el que el autor narra sus días en el frente y retrata un tiempo que no debiéramos olvidar. Recuerdos de la guerra de España se publicó en 1942, en pleno apogeo del nazismo y pocos años después de la vic- toria de las tropas de Franco en la Guerra Civil. La inquietud de George Orwell por la rápida expansión de los totalitarismos que marcó sus obras más populares se muestra también en este texto, en el que denuncia la mani- pulación de la verdad histórica y expresa su preocupación por el conocimiento de las generaciones futuras. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de los años treinta y cuarenta del pasado siglo XX. Sin embargo, es más conocido por sus dos novelas críti- cas con el totalitarismo y publicadas después de la Segunda Guerra Mundial. Escritor en guerra Los diarios y la correspondencia del ensayista más im- portante del siglo XX suponen una crónica imprescindi- ble de la guerra civil española y de la Segunda Guerra Mundial. Esta edición presenta en un solo volumen una selección de los famosos «Diarios de guerra» de Orwell, que abar- can los años 1940 a 1942, que el escritor pasó en el Londres bombardeado por los nazis; y de su correspon- dencia entre los años 1934 y 1943, que cubren la Guerra Civil española y el inicio de su carrera literaria. Una cró- nica muy vívida del entorno intelectual, político y literario de Orwell durante los años más importantes de su vida y, al mismo tiempo, un testimonio extraordinario del pe- ríodo más convulso de la historia europea del siglo XX. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de los años treinta y cuarenta del siglo XX.
  • 24. Sin blanca en París y Londres Una obra maestra del reportaje del siglo XX por el autor de1984 y Rebelión en la granja. «Hay otra sensación que constituye un gran consuelo en la pobreza. Creo que cualquiera que haya pasado apuros económicos la habrá experimentado. Es una sensación de alivio, casi placentera, al saber que por fin estás sin blanca. Has hablado tantas veces de la posibilidad de acabar en el arroyo… y resulta que ya estás en él y puedes soportarlo. Eso te quita muchas preocupaciones.» Sin blanca en París y Londres es el vívido relato del tiempo que Orwell pasó entre los más pobres de la sociedad, un recorrido por los bajos fondos. Fue la primera obra que publicó Orwell, escrita cuando era un escritor primerizo, y narra su primer contacto con la po- breza. Describe meticulosamente un mundo de miseria y penali- dades, duerme en hostales infestados de insectos, en ca- sas de acogida, trabaja como friegaplatos en un inmundo restaurante parisino, se alimenta de migajas y colillas de tabaco, vive con vagabundos, un soñador artista callejero y un ex militar ruso muerto de hambre… Al revelar una realidad impactante que hasta entonces permanecía oculta, Orwell dio por primera vez un rostro humano a las estadísticas de pobreza, y además encontró su voz. Referencias Cita: Pettinger, Tejvan . “Biografía de George Orwell”, Oxford, www.biogra- phyonline.net 1.George Orwell, “Shooting an elephant”, George Orwell seleccionó los escritos (1958) p.25 2.George Orwell, “Road to Wigan Pier” (Harmondswith) 1980 p.130 3.George Orwell, Homenaje a Catalu- ña 1959 p.58.
  • 25.
  • 26. Por@gh apofeniaapofenia La apofenia es la tendencia a ver patrones o formas en objetos o situaciones aleatorias.
  • 27. La apofenia (del grie- go ἀπό, apó, “separar, alejar”, y φαίνειν, phaínein, “aparecer, manifestar (se) como fenóme- no, fantasía”) es la experiencia consistente en ver patrones, co- nexiones o ambos en sucesos aleatorios o en datos sin senti- do. El término fue acuñado por el neurólogo y psiquiatra alemán, Klaus Conrad, y signi- fica literalmente “ver las cone- xiones sin motivación” en 1959 por Klaus Conrad, quien lo defi- nió como «visión sin motivos de conexiones» acompañada de «experiencias concretas de dar sentido anormalmente a lo que no lo tiene». Por ejemplo, se pien- sa en un teléfono y este suena por casualidad; sin embargo, se puede creer que sonó porque nuestro pensamiento lo provo- có. Algunos profesionales de salud de urgencias creen que las noches de luna llena son más agitadas que las demás; esto se debe a que se presta atención cuando efectivamente ocurren simultáneamente, y se ignoran los casos que se opo- nen a la creencia. Nos encanta encontrar un enlace y llegar a una conclu- sión. A veces, incluso si no está allí. Básicamente, nos gusta en- contrar un patrón en aleatorie- dad. Solo mirando el cielo y viendo diferentes animales o formas en las nubes, o en el contorno de una montaña dis- tante, dejamos que nuestra ima- ginación se vuelva loca. No es exactamente malo o incorrecto. Pero, a veces puede ser enga- ñoso. Esta tendencia de los hu- manos, de encontrar patrones donde no existen, se llama apo- fenia. Entienda más sobre esto junto con ejemplos en las próxi- mas secciones. De acuerdo con el diccio- nario Merriam-Webster, la apo- fenia es la tendencia a percibir una conexión o patrón signifi- cativo entre cosas no relaciona- das o aleatorias (como objetos o ideas). No se limita a solo ver formas en lugares inesperados. También incluye la percepción de patrones en datos sin sen- tido. Incluso suponiendo una conexión particular entre varias incidencias en su vida sin nin- guna razón real, puede ser un caso de apofenia. La apofenia puede ser considerada como una bendi- ción y también como una mal- dición. Es debido a esta ten- dencia que podemos explorar cosas nuevas, pero a veces nos puede engañar. Se deriva del hecho de que los humanos siempre es- tamos buscando un significa- do en nuestra vida. A menudo creemos que todo sucede por una razón. Bueno, la mayoría
  • 28. de las veces, puede ser que las cosas no estén relacionadas, y sin embargo, no abandonemos nuestra incansable búsqueda para encontrar una conexión. Eso es apofenia. Cuando una persona ve un patrón a pesar de que no existe, se llama error falso posi- tivo o de tipo I en términos esta- dísticos. La sincronicidad definida por Carl Jung, es una forma de apofenia. Según Jung, los even- tos casuales que son simbóli- cos de algo, son significativos. Michael Shermer, un historiador estadounidense de la ciencia, escritor y escéptico profesional se refiere a la apofenia como patrón. Según los psicólogos evolutivos, la apofenia no es un error en la cognición. Es más bien para lo que está diseñado el cerebro humano. La tenden- cia a derivar conexiones entre eventos aparentemente no rela- cionados o la tendencia a deri- var significado de objetos o inci- dentes aleatorios puede ayudar a advertir a una persona de un peligro inminente. Es la patronicidad la que ayuda al hombre a hacer es- peculaciones sobre el futuro cercano, predecir lo que puede suceder y, en consecuencia, de- cidir su curso de acción. La apofenia puede estar vinculada a la creatividad. Cu- riosamente, aquellos propensos a la fantasía o aquellos a los que les gusta soñar despiertos, tienen una inclinación natural a derivar patrones de cosas alea- torias. En un estudio realizado por De Young y su equipo, se llegó a la conclusión de que los niveles de dopamina podrían aumentar la apofenia y, al mis- mo tiempo, dificultar las funcio- nes cognitivas. La lógica, la inteligencia y el pensamiento analítico es- tán asociados con el hemisferio izquierdo del cerebro, mientras que el hemisferio derecho está relacionado con la capacidad de reconocer patrones. Así, la apo- fenia y la inteligencia parecen estar inversamente relaciona- das. La dominancia reducida del hemisferio izquierdo del ce- rebro se asocia con la esquizo- frenia. De hecho, los individuos con esquizofrenia paranoica ven patrones que parecen indicar el mal, incluso donde no existen. Tipos de apofenia Hay algunos tipos bási- cos de apofenia. La pareidolia es el tipo más común. Ilusión de agrupamiento: es la tendencia a considerar la presencia de un patrón de al- gún tipo en muestras verdade- ramente aleatorias. Surge de la tendencia a subestimar la varia- bilidad en los datos. Sesgo de confirmación: es cuando se comprueba si un cierto supuesto es correcto, se hace hincapié en demostrar que es verdadero, en lugar de falso. Falacia del jugador: se refiere a asumir que hay más probabilidades de que algo su- ceda ya que no ha sucedido an- tes. Pareidolia: se refiere al fenómeno de ver diferentes for- mas o caras en cualquier obje- to. Ejemplos de apofenia •Un muy buen ejemplo de apo- fenia son los jugadores, ya que creen que ven patrones en los números. A veces sucede que los jugadores esperan un cierto resultado porque no ha llegado en mucho tiempo. •Ver rostros o patrones en la luna es un ejemplo muy común de apofenia. Nos encanta mirar a la luna y encontrar un hombre o una liebre en ella, ¿no? •No son solo los niños quienes encuentran nubes que se pare- cen a ciertos animales, perso- nas u otros objetos; Incluso los adultos tienden a derivar el sig- nificado de sus formas. •Tendemos a ver caras en el polvo en los vehículos, o inclu- so en una tostada. Esto puede implicar ver caras familiares o símbolos religiosos. •Incluso a partir de cosas como sombras de objetos, un líquido
  • 29. derramado en el suelo o la tex- tura de una pared, tendemos a imaginar formas o patrones y derivamos un significado de ellos. •Las naranjas reducidas a la mi- tad u otras frutas pueden pare- cerse a algo familiar. Podemos ver un rostro humano o animal, la imagen de alguien que cono- cemos, o algo divino. •Podemos ver un cierto número o secuencia de números que se repiten a lo largo del día o por algunos días. Por ejemplo, uno se levanta por la mañana y ve las 5:55 am en el reloj. El primer número de teléfono al que lla- ma tiene un 5-5-5, en su cami- no al trabajo ve muchos autos con 5 en sus placas. En la no- che, cuando se levanta para un descanso, su reloj muestra las 5:55 pm Muchos de nosotros in- tentamos deducir el significado de este tipo de repetición de nú- meros. Muchos tienden a creer que el número les está diciendo algo. ¿Y si es solo una simple coincidencia? Sin embargo, la tendencia natural de nuestros cerebros a encontrar patrones nos hace derivar el significado de la aleatoriedad. •Algunas personas incluso en- cuentran una melodía familiar en ruidos de tráfico aleatorios o el sonido de la lluvia. O los soni- dos aleatorios les hacen pensar que alguien está llamando su nombre. Salud mental y enfermedad mental. Conrad describió origi- nalmente este fenómeno en relación con la distorsión de la realidad presente en la psico- sis, pero se ha utilizado más ampliamente para describir esta tendencia en individuos sanos, sin que esto implique necesaria- mente la presencia de enferme- dades neurológicas o mentales. Estadística En estadística, la apofe- nia debería ser clasificada como un error de tipo I. La apofenia se usa a menudo como explicación de afirmaciones paranormales o religiosas. Se ha sugerido que la apofenia es un vínculo entre la psicosis y la creatividad. Se piensa que los seres humanos somos criaturas buscadoras de patrones por naturaleza, pues la evolución seleccionó positiva- mente la asociación entre even- tos. Esto ocurre cada vez que el costo de cometer un error de tipo I excede en mucho el costo de cometer un error de tipo II. A la larga, todos sería- mos descendientes de aquellos cuyos cerebros asociaron todos los ruidos detrás de la hierba como producidos por un animal hostil al acecho. Ante estas duraderas presiones ambientales, la pa- tronicidad y la supuesta inten- cionalidad de eventos naturales son propiedades emergentes inevitables
  • 30. Ejemplos en el cine y la televisión •En el capítulo 7 de la primera temporada de la serie Houdini & Doyle, Harry Houdini menciona este fenómeno cuando Arthur Conan Doyle descubre lo que parece ser un patrón: “Estamos hechos para encontrar patro- nes; nos ayuda a descubrir pre- dadores (...) Y nos hace ver caras en todos lados: desde el hombre en la Luna a Jesús en una tostada.” Conan Doyle responde aludien- do al término apofenia, y añade: “A veces las ves en la frente de la gente.” Descubren, así, en las marcas halladas en el cuello de dos víc- timas la marca de Abadón. •La película de suspense El nú- mero 23, protagonizada por Jim Carrey, narra la historia de un hombre que se obsesiona con el número 23. •La película de Darren Aronofsky, Pi’, en la que el protagonista se ob- sesiona con encontrar la base o mo- delo de números que conforman la Torá.
  • 31. Klaus Conrad (19 de junio de 1905 en Reichenberg - 5 de mayo de 1961 en Göttingen) fue un neu- rólogo y psiquiatra alemán con importantes contribuciones a la neuropsicología y la psicopato- logía. Se unió al Partido Nazi (NSDAP) en 1940. Su trabajo principal: Die begin- nende Schizophrenie. Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns (El comienzo de la esquizofre- nia. Intento de un análisis Ges- talt de la ilusión.) Trabajo “La Esquizofrenia Inci- piens” (1958), resultado de tra- bajar con soldados alemanes veteranos de la Segunda Gue- rra Mundial. Durante la segunda fase de la esquizofrenia incipiente apare- ce el neologismo Apophänie, traducido como apofanía o apo- fanica. Del griego se traduce prefi- jo apo, que designa alejarse y phaenein que es mostrar. Conrad buscaba hacer contras- te con la palabra epifanía, que hace referencia a un súbito es- clarecimiento que da origen a un descubrimiento, una conexión que permite una innovación, al contrario de lo que ocurre du- rante un episodio esquizofréni- co con la apofanía. Fue más conocido como profe- sor de psiquiatría y neurología y director del Hospital Psiquiátrico Universitario de Gotinga desde 1958 hasta su muerte. Fuente: www.psygenie.org
  • 32.
  • 33. x-- - KIM Arte abstracto “De todas las artes, la pintura abstracta es la más difícil. Exige que sepas dibujar bien, que tengas una mayor sensibi- lidad para la composición y los colores, y que seas un verda- dero poeta. Esto último es esencial”. –Wassily Kandinsky. Elarte abstracto es el estilo artístico que surge alrede- dor de 1910 y cuyas consecuen- cias han hecho de él una de las manifestaciones más significati- vas del espíritu del siglo XX. Este no necesita justificar la re- presentación de las figuras sino que tiende a utilizar un lenguaje visual propio con unos significa- dos variados. En sus inicios, dio lugar a gran- des polémicas y discrepancias. De hecho, ya en tiempos de la Prehistoria se utilizaron la esti- lización y el geometrismo. Pero con el paso del tiempo se ha convertido en una fuente inago- table de ideas para los artistas de nuestro siglo y nadie se atre- ve ahora a poner en duda su existencia e identidad como un arte propio. Este arte es una de las formas más libres y hermosas de arte, que permite al ser humano co- nectarse con su parte interior más directamente debido a que no se ve forzado a representar algo que ya existe sino algo que surge pura y completamente de su interior. La importancia del arte abs- tracto justamente es permitir libertad al artista, conocerse mejor y abrir su mundo a que muchas miles de personas pue- dan conocerlo y sentirse inter- peladas por él. Importancia del arte abstracto Es importante porque estudia las formas, los colores, los rit- mos, el espacio, las dimensio- nes y todos los elementos que se encuentran limitados en for- ma directa a aquellas cosas que se están observando y por lo tanto deben ser reproducidas con exactitud. Le da importancia a la identi- dad, la individualidad, la historia y los deseos de los artistas que la practican pues puede crear mundos nuevos y únicos.
  • 34. Arte abstracto, arte no ob- jetivo, no figurativo, no re- presentativo, abstracción geométrica o arte concreto. Es un término general bastante vago para cualquier pintura o escultura que no representa a una persona, lugar o cosa en el mundo natural. Que no represente objetos o escenas reconocibles. Sin em- bargo, como veremos, no hay un consenso claro sobre la de- finición, los tipos o el significado estético del arte abstracto. Picasso pensó que no fue así, mientras que algunos críticos de arte opinan que todo arte es abstracto, porque, por ejemplo, ninguna pintura puede aspirar a ser más que un resumen cru- do (abstracción) de lo que ve el pintor. Incluso los comentaristas convencionales a veces no es- tán de acuerdo sobre si un lien- zo debe estar etiquetado como “expresionista” o “abstracto”. Entonces, aunque la teoría es relativamente clara (el arte abstracto está separado de la realidad), la tarea práctica de separar lo abstracto de lo no abstracto puede ser mucho más problemática. Origen e historia Pinturas abstractas de la Edad de Piedra Grabado de la cueva de Gorham, Gibraltar Por lo que podemos decir, el arte abstracto comenzó hace unos 70,000 años con grabados prehistóricos: a saber, dos pie- zas de roca grabadas con pa- trones geométricos abstractos, que se encuentran en la Cueva de Blombos en Sudáfrica. A esto le siguieron los puntos abstractos de color rojo ocre y las plantillas a mano descu- biertas entre las pinturas de la cueva de El Castillo , que datan de 39,000 aC, el grabado nean- dertal en la cueva de Gorham, Gibraltar , y la imagen clavifor- me en forma de club entre las pinturas de la cueva de Altamira (c. 34,000 BCE). A partir de entonces, los símbo- los abstractos se convirtieron en la forma predominante del arte rupestre paleolítico. El primer artista que planteo su arte a un concepto muy similar a los elementos que represen- tan el arte abstracto, es Mc Nei- ll Whistle1 , que al presentar su obra titulada “Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket” en el año de 1872, propuso una idea que se enfocaba más a las sensaciones visuales que en lo que representan los objetos. De este modo forma, muchas pintu- ras de grandes artistas de plen air2 como John Constable, J. M. W. Turner, Camille Corot y mu- chos otros, enfocaron un interés objetivo. 1 James Abbott McNeill Whistler fue un pintor estadounidense ligado a los movi- mientos simbolista e impresionista. Desa- rrolló la mayor parte de su carrera en Fran- cia e Inglaterra. Se destacó principalmente como retratista y también como grabador. 2 El plenairismo o plein air, referido a la pintura «au plein air» o pleinairista (del francés «plein air») es un término pictórico equivalente a pintura al aire libre De la Cueva de Blombos en Sudáfrica
  • 35. A principios de la década de 1910, fueron desarrolladas va- rias tendencias relacionadas a lo abstracto a través de los mo- vimientos vanguardistas en dis- tintos países de Europa. Sus predecesores más cerca- nos se consideran dos importan- tes movimientos de innovación, como lo son el impresionismo y el fauvismo. Impresionismo: Escuela pictóri- ca que floreció en Francia hacia el año 1874 por obra de Claude Monet (1840-1926) y otros artis- tas; deriva este nombre del he- cho de pretender sus seguido- res trasladar sobre el lienzo su particular impresión visual del objeto considerado, haciendo, para ello, centro del cuadro la atmósfera luminosa que rodea este objeto. Fauvismo: Movimiento pictórico caracterizado por el empleo del color puro que surgió en París a principios del siglo XX. Las tendencias más importan- tes del arte abstracto son ori- ginadas de un doble matriz for- mal, que suele buscar un orden y una racionalidad que hace un distanciamiento inmediato a la realidad, aunque simultánea- mente se pueda reconocer las fuerzas creativas del ambiente. Una de las tendencias principa- les se considera como un len- guaje que se basa en las funcio- nes de expresión y significado de los colores, en el ritmo que fluye debido a las analogías re- ciprocas de las formas concre- tas. Esta tendencia nace de las emo- ciones, se es influenciado por la música, además de los estudios psicológicos y los principios de percepción realista. Kandinsky realizo investigacio- nes en las que se intentó basar en el desarrollo concreto con el grupo Der Blaue Reiter y Paul Klee, que se puede apreciar pú- blicamente en la Bauhaus, lue- go de terminar la guerra. Der Blaue Reiter (El Jinete Azul en español) fue el nombre de un grupo de artistas expresionis- tas, fundado por Vasili Kandinski y Franz Marc en Berlín en 1911 hasta 1913, que transformó el expresionismo alemán. También formaron parte del grupo, entre otros, August Macke, Gabriele Münter, Alexei von Jawlensky, Marianne von Werefkin y Paul Klee. A todos ellos les unía su interés común por el Arte me- dieval y primitivo, así como los movimientos coetáneos del fo- vismo y el cubismo. La primera obra que se conside- ró bajo los fundamentos del arte abstracto, fue la acuarela de Wasily Kandinsky en el año de 1910, que hoy en día se expone en el Museo Nacional Moderno, Centre Georges Pompidou, ubi- cado en París. Kandinsky fue el primer artis- ta conocido con pintar sin par- tir de algún resto de figuración. La pintura se caracteriza por poseer un lenguaje vibrante de líneas con colores diferentes y que cada color representa algo en el mundo real, como el azul del cielo y el verde que simbo- liza la tierra, expresa racionali- dad y emoción espitualidad y pasión. La otra tendencia principal de este tipo de expresión artística, es muy diferente a la primera, debido a que se basa en lo ma- temático y se simplifica radical- mente en la abstracción geomé- trica. Los primeros representantes co- nocidos de esta tendencia son los que conformaban el grupo holandés De Stijl. También se pueden apreciar estas caracte- rísticas en las obras realizadas por los artistas Francis Picabia y Robert Delaunay. Piet Mondriat elaboro una obra llamada “Composición A” en el año 1923 y que en la actuali- dad se encuentra en la Galleria d’Arte Moderna, localizada en Roma, y representa una intensi- dad y una muy singular fortuna artística, que hace referencia a la época que Mondriat se en- “Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket” en el año de 1872
  • 36. contraba cercano a Theo Van Doesburg. Ambos artistas crearon los fun- damentos teóricos del arte abs- tracto geométrico y constructi- vista, a través de su revista De Stijl. Con la finalidad de formar un nuevo mundo estético basado en los principios de la objetivi- dad, se volvió a evaluar la obra de Malevich en el año 1914, ti- tulada “puesta a cero”, y así se buscó constructivamente todos sus elementos. La justificación filosófica para apreciar el valor de las cuali- dades formales de una obra de arte se deriva de la afirmación de Platón de que: “Las líneas rectas y los círculos son... no solo hermosos... sino eternos y absolutamente her- mosos”. En esencia, Platón significa que las imágenes no naturalistas (círculos, cuadrados, triángulos, etc.) poseen una belleza abso- luta e inmutable. Así, una pintura puede ser apre- ciada por su línea y el color solo - no es necesario para re- presentar un objeto natural o la escena. El pintor, litógrafo y teórico del arte francés Maurice Denis (1870-1943) estaba haciendo lo mismo cuando escribió: “Re- cuerda una imagen, antes de ser un caballo de guerra o una mujer desnuda... es esencial- mente una superficie plana cu- bierta de colores ensamblados en un cierto orden”. Algunos artistas abstractos se explican a sí mismos diciendo que quieren crear el equivalen- te visual de una pieza musical, que se puede apreciar única- mente por sí misma, sin tener que hacer la pregunta “¿de qué es esta pintura?” Whistler, por ejemplo, solía dar algunos de sus cuadros a títulos musicales como Nocturne: Blue and Silver - Chelsea (1871, Tate Colectan). EL arte abstracto y sus ca- racterísticas •Estas obras no expresan los sentimientos propiamente del autor. La intención del arte abs- tracto consiste en expresar es- tados puros de conciencia o in- consciencia. •Los colores y formas de este estilo contiene su propia expre- sión artística. Esto hace que los rayos que se cruzan entre las distintas formas, originan ele- mentos espaciales que son usa- dos en el arte abstracto. •Las figuras no poseen fuerza en este campo del arte. Esto hace que el cuadro se convierta en único componente geométri- co de toda la obra. Por esta ra- zón el arte abstracto se conoce como la simplicidad al extremo de las formas. •El significado de la obra hace el intento de ser percibido aunque no desea transmitir la sensación del autor. De alguna manera, la obra quiere encontrarse en un mundo externo a la realidad, llenando de representaciones lo abstracto. •A pesar de que el arte abstracto tiene aspectos parecidos al arte de la Prehistoria, se considera un tipo de arte que rompe con los esquemas de la concepción del arte que se había compren- dido al respecto durante su sur- gimiento. Por esta razón toda- vía gran parte de las personas no consideran el arte abstracto como una expresión artística. •Lo que intenta la abstracción pura es distanciarse lo más que se pueda del mundo real hasta que lo único que se conserve de este mundo sea su significado y belleza. De este modo, se quie- re destacar la belleza de la obra por sí sola. •Los materiales que se usan en las obras abstractas llegan a poseer más significado que su simple utilización. •La localización de los elemen- tos y las técnicas utilizadas, y también los materiales alterna- tivos tienen la intención de ex- presar un significado o algo más profundo como ideas o senti- mientos.
  • 37. El título de las obras que se rea- lizan bajo este tipo de expresión artística busca la atención in- mediata de su público. De esta forma el título sirve de gran apo- yo para la interpretación de lo que el autor de la obra quería representar. En algunos casos las obras carecen de título para alejarlo más de la realidad. Tipos de arte abstracto Para mantener las cosas sim- ples, podemos dividir el arte abstracto en seis tipos básicos: • Curvilíneo • Relacionado con el color o relacionado con la luz • Geométrico • Emocional o intuitivo • Gestual • Minimalista Algunos de estos tipos son me- nos abstractos que otros, pero todos están preocupados por separar el arte de la realidad. Arte abstracto curvilíneo. Este tipo de abstracción curvilí- nea está fuertemente asociada con el arte celta., que emplea- ba una variedad de motivos abstractos que incluían nudos (ocho tipos básicos), patrones entrelazados y espirales (inclui- do el triskele o el triskelion). Estos motivos no eran origina- les de los celtas; muchas otras culturas tempranas habían esta- do utilizando estos diseños cel- tas durante siglos: véanse, por ejemplo, los grabados en espi- ral en la tumba de paso neolíti- co en Newgrange en Co Meath, creados unos 2000 años antes de la aparición de los celtas. Sin embargo, es justo decir que los diseñadores celtas dieron nueva vida a estos patrones, haciéndolos mucho más com- plejos y sofisticados en el pro- ceso. Estos patrones reaparecieron posteriormente como elemen- tos decorativos en los primeros manuscritos iluminados (c.600- 1000 CE). Más tarde regresaron durante el movimiento de renacimiento celta del siglo 19, y el influyente movimiento de estilo Art Nou- veau del siglo XX: notablemen- te en portadas de libros, textiles, papel tapiz y diseños de chintz de William Morris (1834-96) y Arthur Mackmurdo (1851-1942). La abstracción curvilínea tam- bién se ejemplifica por el “pa- trón infinito”, una característica generalizada de El arte islámico.
  • 38. Arte abstracto relacionado con el color o la luz. Este tipo se ejemplifica en las obras de Turner y Monet, que usan el color (o la luz) de tal manera que separan la obra de arte de la realidad, ya que el ob- jeto se disuelve en un remolino de pigmento. Ya se han mencionado dos ejemplos del estilo de abstrac- ción expresiva de Turner, al que podemos agregar su Interior en Petworth (1837, Tate Collec- tion). Otros ejemplos incluyen la se- cuencia final de las pinturas de Water Lily de Claude Mo- net (1840-1926), The Talisman (1888, Musée d’Orsay, Paris) de Paul Serusier (1864-1927) líder de Les Nabis , y varias obras fauvistas de Henri Matis- se (1869-1954). Varios de los cuadros expresio- nistas de Kandinsky pintados durante su época conDer Blaue Reiter está muy cerca de la abs- tracción, al igual que Deer in the Wood II (1913-14, Staatliche Kunsthalle, Karsruhe) de su co- lega Franz Marc (1880-1916). El pintor checo Frank Kupka (1871-1957) produjo algunas de las primeras pinturas abstrac- tas altamente coloreadas, que influyeron en Robert Delaunay (1885-1941), quien también se basó en el color en su estilo de orfismo de inspiración cubista. La abstracción relacionada con el color reapareció a finales de los años 1940 y 50 en la forma de Color Field Painting, desa- rrollada por Mark Rothko.(1903- 70) y Barnett Newman (1905- 70). En la década de 1950, surgió un tipo paralelo de pintura abstrac- ta relacionada con el color, co- nocida como Abstracción Lírica. Abstracción geométrica. Este tipo de arte abstracto inte- lectual surgió a partir de 1908 en adelante. Una de las prime- ras formas rudimentarias fue el cubismo., específicamente el cubismo analítico, que rechazó la perspectiva lineal y la ilusión de profundidad espacial en una pintura, con el fin de centrarse en sus aspectos 2-D. La abs- tracción geométrica también se conoce como arte concreto y arte no objetivo. Como es de esperar, se caracte- riza por imágenes no naturalis- tas, típicamente formas geomé- tricas como círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos, etc. En cierto sentido, al no contener absolutamente ninguna referen- cia o asociación con el mundo natural, es la forma más pura de abstracción. Se podría decir que el arte con- creto es la abstracción, lo que el veganismo es para el vegetaria- nismo. La abstracción geométrica se ejemplificaenBlackCircle(1913, State Russian Museum, St Pe- tersburg) pintado porKasimir Malevich (1878-1935) (fundador del Suprematismo); Broadway Boogie-Woogie (1942, MoMA, Nueva York) por Piet Mondrian (1872-1944) (fundador del neo- plasticismo); y Composición VIII (La vaca) (1918, MoMA, Nueva York) por Theo Van Doesburg (1883-1931) (fundador de Stijl and Elementarism). Otros ejemplos incluyen las imá- genes de Homenaje a la Plaza- de Josef Albers (1888-1976) y Op-Art originadas por Victor Va- sarely (1906-1997). Arte abstracto emocional o intui- tivo Este tipo de arte intuitivo abar- ca una mezcla de estilos, cuyo tema común es una tendencia naturalista. Este naturalismo es
  • 39. visible en el tipo de formas y co- lores empleados. A diferencia de la abstracción geométrica, que es casi anti-na- turaleza, la abstracción intuitiva a menudo evoca a la naturale- za, pero en formas menos re- presentativas. Dos fuentes importantes para este tipo de arte abstracto son: la abstracción orgánica (también llamada abstracción biomórfica) y el surrealismo. Podría decirse que el pintor más famoso que se especializa en este tipo de arte fue el nacido en Rusia Mark Rothko, ver: Las pinturas de Mark Ro- thko (1938-70). Otros ejem- plos incluyen lienzos de Kan- dinsky como la Composición No.4(1911, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen), y Com- posición VII (1913, Galería Tre- tyakov); The Teller, Gabel und Nabel (1923, Colección priva- da), de Jean Arp (1887-1966), Mujer (1934, Colección priva- da), de Joan Miro (1893-1983), Inscape: Morfología psicológica no 104 (1939, Colección priva- da) por Matta (1911-2002); e Infinite Divisibility(1942, Allbri- ght-Knox Art Gallery, Buffalo) de Yves Tanguy (1900-55). En escultura, este tipo de abstrac- ción se ejemplifica en The Kiss (1907, Kunsthalle, Hamburg) por Constantin Brancusi (1876- 1957); Madre e hijo (1934, Tate) de Barbara Hepworth (1903- 1975); Giant Pip (1937, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou) de Jean Arp; Tres figuras en pie (1953, Museo Guggenheim, Venecia) de Henry Moore (1898-1986). Arte abstracto gestual. Esta es una forma de expre- sionismo abstracto, donde el proceso de hacer la pintura se vuelve más importante de lo ha- bitual. La pintura se puede aplicar de formas inusuales, la pincelada a menudo es muy suelta y rápida. Entre los famosos exponentes estadounidenses de la pintura gestual se encuentran Jackson Pollock (1912-56), el inventor de Action-Painting, y su esposa Lee Krasner (1908-84), quien lo inspiró con su propia forma de pintura por goteo;Willem de Kooning (1904-97), famoso por su serie de obras Woman ; y Robert Motherwell (1912-56), conocido por su Elegía a la Re- pública Española. Serie. En Europa, esta forma se ejemplifica por Tachisme, así como por el Grupo Cobra, en particular Karel Appel (1921- 2006). Arte abstracto minimalista. Este tipo de abstracción era una especie de arte vanguardis- ta, desprovisto de referencias y asociaciones externas. Es lo que ves, nada más. A menudo toma una forma geométrica, y está dominada por escultores, aunque también incluye algunos grandes pinto- res. Para obtener más informa- ción sobre el arte minimalista, vea a continuación (“Abstrac- ción posmodernista”).
  • 40. Abstracción surrealista y orgá- nica. Paralelamente al desarrollo del concretismo de estilo geomé- trico, durante los decenios de 1920 y 1930, los exponentes del surrealismo comenzaron a producir una gama de imágenes cuasi naturalistas de fantasía. Los principales ejemplares de este estilo de Biomorphic / Or- ganic Abstraction fueron Jean Arpy y Joan Miro, ninguno de los cuales, como confirman sus numerosos bocetos preparato- rios, se basó en la técnica del automatismo. Sus compañeros surrealistas, Salvador Dalí (1904-1989) tam- bién produjeron algunas pintu- ras extraordinarias como The Persistence of Memory (1931, MoMA, NY) y Soft Construction with Bean Beans. (1936, Museo de Arte de Filadelfia). Jean Arp también fue un escul- tor activo especializado en abs- tracción orgánica, al igual que los escultores ingleses Henry Moore (1898-1986) y Barbara Hepworth (1903-1975). (Mo- dern British Sculpture 1930-70.) Varios artistas abstractos euro- peos buscaron posteriormente un santuario en América, donde se encontraron e influenciaron a una nueva generación de pinto- res abstractos indígenas. Estos emigrantes influyen- tes incluyeron pintores como Hans Hofmann (1880-1966), Max Ernst (1891-1976), Andre Masson (1896-1987),Arshile Gorky(1904-48), Yves Tangy (1900-55) y otros. Tal como sucedió, a pesar de la controversia que rodeaba el Show de Armería de Nueva York en 1913, la ciudad estaba desarrollando un gran interés en la abstracción. El Museo de Arte Moderno fue fundado en 1929, y el Museo de Pintura No Objetiva (más tarde renombrado como Mu- seo Samuel R Guggenheim), en 1939. Abstracción posmodernista. Desde el inicio de la posmoder- nidad (desde mediados de los años 60), el arte contemporá- neo ha tendido a fragmentarse en escuelas más pequeñas y más locales. Esto se debe a que la filosofía predominante entre los movi- mientos artísticos contemporá- neos ha sido desconfiar de los grandes estilos de principios del siglo XX. Una excepción es la escuela de minimalismo, un estilo de abstracción geométrica de es- tilo básico ilustrado por artistas posmodernistas como los escul- tores Donald Judd (1928-94), Sol LeWitt (1928-2007), Robert Morris (b.1931), Walter de Maria (B.1935), y Carl Andre (b.1935). Otro escultor minimalista impor- tante es Richard Serra (b.1939), cuyas obras abstractas incluyen Tilted Arc (1981, Federal Pla- za, Nueva York) y The Matter of Time (2004, Guggenheim Bil- bao). Los pintores abstractos co- nocidos asociados con el mi- nimalismo incluyen Ad Rein- hardt (1913-67), Frank Stella (b.1936), cuyas pinturas a gran escala involucran grupos inter- conectados de formas y colores; Sean Scully (b.1945) el pintor ir- landés-americano cuyas formas rectangulares de color parecen imitar las formas monumentales de las estructuras prehistóricas; así como Jo Baer (b.1929), Ell- sworth Kelly(b.1923), Robert Mangold (b.1937), Brice Marden (b.1938), Agnes Martin (1912- 2004) y Robert Ryman (b.1930). En parte, una reacción contra la austeridad del minimalismo, el neo expresionismo fue princi- palmente un movimiento figura- tivo que surgió desde principios de los años 80 en adelante. Sin embargo, también incluyó una serie de destacados pintores abstractos, como el inglés Win-
  • 41. ner Howard Hodgkin (b.1932), así como los artistas alemanes Georg Baselitz (b.1938), An- selm Kiefer (b.1945), y otros. Entre otros artistas abstractos aclamados internacionalmente que alcanzaron reconocimien- to durante los años 80 y 90, está el escultor británico Anish Kapoor (b.1954), conocido por obras a gran escala en piedra en bruto, metal fundido y acero inoxidable. Tanto Hodgkin como Kapoor son ganadores del Pre- mio Turner. Op-art: la nueva abstracción geométrica. Uno de los estilos más distin- tivos de la pintura abstracta geométrica que surgió de la era modernista, fue el movimiento Op-Art (una abreviatura de “arte óptico”) cuyo sello distintivo fue el compromiso del ojo, por me- dio de complejos, a menudo monocromáticos, geométricos. Patrones, para hacer que vea colores y formas que no estaban realmente allí. Entre los princi- pales miembros se encuentran el pintor y diseñador gráfico húngaro Victor Vasarely (1908- 97) y la pintora inglesa Bridget Riley (b.1931). El movimiento desapareció a principios de los años setenta. El op art, es un estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas. Suele usarse en la crítica e historia del arte la denominación en inglés, op art, aunque también hay referencias al arte óptico. Las obras op art son abstractas, siendo muchas de las piezas más conocidas creadas en blanco y negro Vásárhelyi Győző, conocido como Victor Vasarely fue un ar- tista al que se ha considerado a menudo como el padre del op art. Comenzó a estudiar medici- na en Hungría, pero dejó la ca- rrera al cabo de dos años. Victor Vasarely (1908/04/09 - 1997/03/15) Artista francés de origen húngaro. Nació el 9 de abril de 1908 en Pécs, Hungría. En 1931 se traslada a París, donde trabajó en el mundo de la publicidad a la vez que pintaba bajo inspiración cubista, expre- sionista y surrealista. Desde finales de 1940, fue evo- lucionando hacia una abstrac- ción que pronto le hizo intere- sarse por el arte cinético. En los años sesenta decidió abandonar el cuadro de caballe- te en beneficio de un arte total que encontraría su ideal en la integración con la arquitectura, es decir, en el espacio. Fue fundador en los años seten- ta, de tres lugares destinados a la exposición de su obra y de sus concepciones en Gordes, Aix-en-Pro- vence y Pécs. Plasti-ci- té, su obra teórica más importante, fue publica- da en 1970. Victor Vasarely falleció el 15 de marzo de 1997 en París. Nora-Dell, 1974-1979 Feny, 1973 Gixeh II, 1955-1962
  • 42. Bridget Louise Riley es una pin- tora inglesa, figura destacada dentro del movimiento artístico del Op Art. Creó complejas configuraciones de formas abstractas diseñadas para producir efectos ópticos llamativos. Riley nació el 24 de abril de 1931 en Norwood; allí estudió entre los años 1949 a 1952 en el colegio normal superior de Norwood, donde se especializó en dibujo, y más tarde en la Ro- yal Academy. A finales de la década de 1950 le influyó el puntillismo de Geor- ges Seurat, ya que el pintor Maurice de Sausmarez, gran admirador de la obra de Riley, a la que más tarde dedicaría un trabajo monográfico (1970), la persuadió para estudiarlo. Sin embargo, Riley alcanzó una gran reputación a través de las obras abstractas que ejecutó en la década de 1960, celebrándo- se más tarde diferentes exposi- ciones retrospectivas de sus tra- bajos, como la que organizó en 1971 la Galería Hayward. La importancia de Riley se debe, sobre todo, a su contribu- ción al desarrollo del Op Art. Además de influir en el trabajo de artistas de otros países, tuvo diferentes ayudan- tes que completaron muchas de sus pin- turas siguiendo sus diseños e instruccio- nes. Este hecho hace hincapié en que, al igual que la mayor parte del arte de finales del siglo XX, el elemento conceptual de su trabajo llega a ser más impor- tante que la cualidad individual de su ejecución. Las acuarelas musicales de Claude Debussy. Como ante- cesor musi- cal de lo que más tarde fue el arte abstracto se encuentra el gran compo- sitor Claude Debussy, cu- yas piezas musicales parecían imitar las pinceladas de los pin- tores impresionistas y postim- presionistas. De igual forma, a este composi- tor se le asocia también con el movimiento simbolista, puesto que sus notas estaban constitui- das por una fuerte carga alegó- rica, acompañada a su vez de una notable influencia oriental. Esto quiere decir que, para mú- sicos como Debussy y Erik Sa- tie, los objetos que se observan en la cotidianidad son solo sím- bolos que responden a una rea- lidad mucho más profunda, la cual se manifiesta al ser huma- no a través de un sonido acom- pañado de color y movimiento. -Igor Stravinsky -Maurice Ravel Nataraja 1993 Fall 1963 Blaze 1964
  • 43. Escultura. La escultura no se quedó atrás dentro del movimiento abstrac- cionista; de hecho, introdujo una novedad dentro del estilo: la tridimensionalidad. Esto ocurrió porque dentro de la pintura abstracta las figuras se manifiestan siempre planas, mientras que en la escultura se promueve la profundidad de la forma. La abstracción en escultura per- sigue los mismos fines que en la pintura, aunque difícilmente pueden reconocerse los mis- mos estilos. Relativamente es arte de tres dimensiones, desarrollando una iconografía de formas orgánicas conocida como escultura bio- morfica, en donde se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la reali- dad. Jean Arp (1887/09/16 - 1966/06/07) E s c u l t o r, pintor y poeta francés Nació el 16 de septiembre de 1887 en Estras- burgo. Entre 1905 y 1909 cursó estudios de arte en Weimar y en la Academia Julian de París. En 1912 conoce a Paul Klee y se une, por poco tiempo, al gru- po conocido como Blaue Reiter (El Jinete Azul). En 1914, vuelve a París donde entabla amistad con artistas como Picasso, Ja- cob, Modigliani y Delaunay. La obra de Arp durante esos años (1915-1916) estuvo dedi- cada a los tapices de motivos angulares y totalmente abstrac- tos, así como a los dibujos. Al estallar la Primera Guerra Mundial se traslada a Zurich donde en 1916 funda el movi- miento dadá. En 1917 transfor- mó su estilo artístico hacia una abstracción de formas curvilí- neas que caracteriza su obra posterior, la más conocida ac- tualmente. En 1921 contrae matrimonio con Sophie Taeuber, artista Sui- za, trasladándose, un año des- pués a París, donde se unió a los surrealistas participando en varias de las exposiciones que éste movimiento realiza. En 1926 se establece en Meu- don, cerca de País, donde se une al grupo Abstracción-Crea- ción. En la década de 1930 Arp co- menzó a realizar esculturas exentas, tallando y modelando en los más diversos materiales. Su obra está representada en la Tate Gallery de Londres, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Museo de Arte de la ciudad de Filadelfia y en el Museo de Arte de Basilea. A lo largo de toda su vida escri- bió poesía y ensayo. Jean Arp falleció en Basilea el 7 de junio de 1966. Henry Moore (1898/07/30 - 1986/08/31) Henry Spencer Moore Escultor británico Nació el 30 de julio de 1898 en Castleford, Yorkshire. De 1919 a 1925 cursó estudios en la Leeds School of Art y en el Royal College of Art de Londres. Participó en la I Guerra Mundial como integrante del Regimiento 15 de Londres, en la Batalla de Cambray, en la cual sufrió se- rias lesiones cuando sólo tenía 19 años de edad (1917). Sus primeros trabajos, realiza- dos en la década de 1920, ex- ponen sus influencias del arte precolombino y de Constantin Brancusi. En los años 30 la obra de los ar- tistas abstractos ejerció también una fuerte influencia tanto en los dibujos como en sus esculturas. En la Figura reclinada (1936, City Art Gallery, Wakefield), empleó formas onduladas, con huecos y perforaciones redon- deadas que reflejan formas na- turales. Sus temas preferidos eran ma- dres con hijos, grupos familia-
  • 44. res, guerreros caídos y la figura humana reclinada, que continuó representando a lo largo de toda su carrera, trabajando en made- ra, piedra y posteriormente en bronce y en mármol. Entre los encargos públicos más importantes que aceptó se en- cuentran: Viento norte (1928), para la sede de las oficinas del Metro de Londres en Saint Ja- mes; Virgen con el Niño (1949), para la iglesia de Claydon, en Suffolk; Figura reclinada (1951), para el festival de Bretaña, y otra Figura reclinada (1958) en la sede de la UNESCO en París. En 1940, su estudio en Hamps- tead fue bombardeado duran- te la II Guerra Mundial y debió mudarse a una finca en Perry Green, cerca de Much Hadham, en Hertfordshire. Henry Moore falleció el 31 de agosto de 1986 en Much Had- ham, Hertfordshire, Inglaterra.
  • 45. Referencias •Famous lyrical abstraction artists. Recuperado de ranker.com •Lyrical abstraction. Recuperado de abstract-art.com •Lyrical abstraction. Recuperado de wikipedia.org •Carmen Rábanos (2010). Arte Actual. Prensas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, España. •Mayra Sámano Cienfuegos (2010). Influencia de la Arquitectura Orgánica en los estilos arquitectónicos de la segunda mitad del siglo XX. Tesis de postgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. •Alicia Carrera Tovar (2012). Artes Visuales 3. Ediciones Castillo. P.19. •Biografía de Isamu Noguchi. Recuperado de biografíasyvidas.com. •Biografía de Joan Miró. Recuperado de fmirobcn.org. •Eva Font Mendiola (2017). El museo más desconocido de NY. Artículo de prensa recuperado de turismo.perfil.com. •Source: History of art academy us Art •Chilvers, Ian (2001). Diccionario del arte del siglo XX. Editorial Complutense. ISBN 9788474916003. Consultado el 3 de enero de 2018. •Arnheim, Rudolph. Visual Thinking. •Preckler, Ana María (2003). Historia del arte universal de los siglos XIX y XX. Editorial Complutense. ISBN 9788474917079. Consultado el 3 de enero de 2018. •Foster, Hal; Bois, Yve-Alain; Krauss, Rosalind E.; Buchloh, Benjamin H. D. (27 de octubre de 2006). Arte desde 1900. Ediciones AKAL. ISBN 9788446024002. Consultado el 3 de enero de 2018. •Herbert Read, A Concise History of Modern Art, Thames and Hudson •Gray, Camilla. The Russian Experiment in Art, 1863-1922, Thames and Hudson, 1962. •G. Montilla, Cristóbal (22 de octubre de 2013). «La pintora secreta que inventó la abstracción». www.elmundo.es. Consultado el 20 de enero de 2019. •Hizli, Serdar. From Futurism Towards Abstract Painting- •Frank Popper, Origins and Development of Kinetic Art, New York Graphic Society/Studio Vista, 1968 •Frank Popper, From Technological to Virtual Art, Leonardo Books, MIT Press, 2007 •Seitz, William C. (1965). The Responsive Eye (exhibition catalog). New York: Museum of Modern Art.
  • 46. Ébola La enfermedad por el virus del Ebola (EVE), antes llamada fiebre hemorrági- ca del Ebola, es un enfermedad grave, a menudo mortal en el ser humano. El virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas por transmisión de persona a persona. El primer brote apareció en 1976 en Sudán y República Democrática del Congo. Años antes, ya se había tenido con- tacto en Europa con un virus muy similar, el marburgo Partículas de virus ébola salen de una célula infectada – NIAID
  • 47. Los virus de Marburgo y del Ebola son miembros de la familia Filoviridae (filovirus). Aunque son causadas por virus diferentes, las dos enfermedades son similares desde el punto de vista clínico. Ambas son raras, pero pueden ocasionar brotes dramáticos con elevadas tasas de letalidad. Origen. El origen es incierto. No obstan- te, es altamente probable que los murciélagos sean la fuente de este patógeno mortal, o se- gún se cuenta. En el año 1967 un cargamento de chimpancés llegó a Europa desde Uganda. Su destino eran tres laboratorios de investiga- ción europeos, dos en Alema- nia, en las ciudades de Fránc- fort y de Marburgo, y otro en Belgrado, en la que por enton- ces era Yugoslavia, más allá del telón de acero. Los investigadores manipula- ron aquellos animales sin tomar precauciones especiales. Días después, varios de ellos co- menzaron a experimentar fiebre alta, malestar y dolor de cabe- za. Cuando pasó más tiempo, saltaron las alarmas al com- probarse que se trataba de una fiebre hemorrágica en la que se producían diarreas y vómitos con sangre. Murieron siete personas y se in- fectaron un total de 31. Se puso en cuarentena a los investiga- dores y se consiguió contener el brote. Cuando pasó el tiempo, se comprobó que se trataba de un nuevo virus y se descubrió que pertenecía al mismo orden que el virus del sarampión. Le dieron el nombre de virus marburgo, y este se convirtió en el primer ejemplar de un pe- ligroso grupo a los que llamaron Filovirus, por la forma alargada que presentaban. Ya en el año 1976, un Filovirus muy similar al marburgo, apare- ció en las profundidades de Su- dán y de la República Democrá- tica del Congo (RDC). Parecía estar relacionado con los murciélagos de la fruta y se descubrió que también infecta- ba a los monos que vivían entre la vegetación. Le llamaron ébola, por el río del mismo nombre que estaba por las proximidades al origen del brote. Y aquel nuevo virus, mos- tró ser una de las creaciones más perversas de la naturaleza, pues era capaz de matar a casi nueve de cada diez personas a las que infectó en RDC y a cinco de cada diez en Sudán. En aquella ocasión, infectó a 602 personas y mató a 431. La historia demostraría que la hu- manidad no se enfrentaba ante el peor episodio de la fiebre del ébola. Según la OMS, desde el des- cubrimiento del virus ébola en 1976 y hasta el año 2012 se han documentado en torno a 1.850 casos de fiebre hemorrágica del ébola, de los que más de 1.200 han sido mortales. Hasta ahora, los brotes habían aparecido en RDC, Sudán, Gabón, Sudáfrica y Uganda. El brote más grave de la historia Pero en el año 2013, el virus apareció por primera vez en la historia en África occidental. El trasiego incesante de la po- blación, la aparición de la infec- ción en zonas remotas y de di- fícil acceso, el desconocimiento de la población y la debilidad de los sistemas sanitarios, se con- virtieron en el caldo de cultivo ideal para una epidemia que el CDC calificó como «sin prece- dentes» y que la ONG Médicos sin Fronteras consideró que es- taba fuera de control. A pesar de los esfuerzos de la OMS, tardíos en opinión de al- gunos, y de los países afecta- dos, hasta el día 5 de octubre se han registrado 3.431 muertes y 7.470 infecciones. Tres países (Guinea Conakry, Liberia y Sierra Leona) sufren la mayor parte de las víctimas. Pero también hay enfermos en Nigeria (20 casos y 8 muertes), y uno en Senegal. Y por si fuera poco, apareció un nuevo brote de ébola en RDC, en el que de momento se han registrado 62 casos y 35 muer- tes. Mientras Estados Unidos y España hacen frente a los pri- meros casos en territorio patrio, en África aún no se ha logrado contener la dispersión de la en- fermedad. Una de las razones es que el Ébola es causado por un virus, y no una bacteria. De acuerdo
  • 48.
  • 49. Derek Gardner, investigador de la Universidad de Lancaster en el Reino Unido, en general para los científicos ha sido más difí- cil desarrollar tratamientos para enfermedades virales a compa- ración con enfermedades bac- terianas. Los virus del Ébola, evolucionan rápidamente, por lo que no se tiene certeza de que una vacu- na desarrollada para hoy en día funcionaría para combatir brotes fu- turos. Debido a que el vi- rus es tan peligro- so, el número de experimentos que se pueden hacer son limitados, ya que los investiga- dores deben traba- jar en instalaciones especiales con un alto nivel de pre- cauciones. Los laboratorios en donde se pueden realizar experimen- tos con el virus del Ébola requieren de un nivel de biose- guridad 4, de los que existen muy pocos en el mundo. ¿Cómo se transmite? Su origen es desconocido pero se considera que el reservorio más probable son los murciéla- gos de la fruta. Lo que sí se ha determinado es que su transmi- sión se había producido tras la manipulación de cadáveres o ejemplares enfermos de chim- pancés, gorilas, murciélagos, monos, antílopes o puercoespi- nes infectados. El Ébola no se transmite por el aire: el contagio entre seres hu- manos se produce por contac- to con fluidos corporales, como la sangre, el sudor o el semen. Infecta a aquellos que tratan di- rectamente con los enfermos: a quienes les cuidan, alimentan e hidratan. Por eso, no solo las familias son vulnerables: el personal sanita- rio está muy expuesto, ya que puede no saber que el paciente está infectado o puede desco- nocer las medidas de protec- ción. Se calcula que cada enfermo transmite la enfermedad a otras dos personas. La manipulación de los cadáveres es un momen- to de alto riesgo para la propa- gación. Este asunto, en culturas cuyos ritos funerarios se basan en el amortajamiento de los muertos personalmente por sus seres queridos, es uno de los desafíos para las actividades de sensibi- lización en las comunidades. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es complicado si el in- dividuo ha sido in- fectado pocos días antes, ya que los primeros síntomas (irritación ocular, dolor muscular o fie- bre) son frecuentes en otras enfermeda- des comunes, como la malaria. Sin em- bargo, si una perso- na presenta sínto- mas y hay razones para creer que po- dría estar infectada con Ébola, debe ser aislada inmediata- mente y su caso no- tificado a las autori- dades sanitarias. El diagnóstico se confirma me- diante una prueba PCR-RT (re- acción en cadena de la polime- rasa con transcriptasa inversa), que detecta el virus y los antí- genos en una muestra de fluido. ¿Cómo se trata? No existe un tratamiento especí- fico contra el virus y hasta hace